127/128 - Centro Studi Cinematografici
Transcript
127/128 - Centro Studi Cinematografici
Gennaio-Aprile 2014 127 -128 STILL LIFE Anno XX (nuova serie) - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento postale 70% - DCB - Roma di Uberto Pasolini IDA di Pawel Pawlikowski PHILOMENA di Stephen Frears STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI di Brian Percival HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO - di Francis Lowrence BLUE JASMINE di Woody Allen Euro 5,00 THE WOLF OF WALL STREET - di Martin Scorsese AMERICAN HUSTLE - L’APPARENZA INGANNA - di David O. Russel SOMMARIO n. 127-128 Anno XX (nuova serie) n. 127-128 gennaio-aprile 2014 Bimestrale di cultura cinematografica Edito dal Centro Studi Cinematografici 00165 ROMA - Via Gregorio VII, 6 tel. (06) 63.82.605 Sito Internet: www.cscinema.org E-mail: [email protected] Aut. Tribunale di Roma n. 271/93 Abbonamento annuale: euro 26,00 (estero $50) Versamenti sul c.c.p. n. 26862003 intestato a Centro Studi Cinematografici Spedizione in abb. post. (comma 20, lettera C, Legge 23 dicembre 96, N. 662 Filiale di Roma) Si collabora solo dietro invito della redazione Direttore Responsabile: Flavio Vergerio Direttore Editoriale: Baldo Vallero Segreteria: Cesare Frioni Redazione: Alessandro Paesano Carlo Tagliabue Giancarlo Zappoli Hanno collaborato a questo numero: Veronica Barteri Elena Bartoni Cristina Giovannini Elena Mandolini Fabrizio Moresco Enrico Sonno Stampa: Tipostampa s.r.l. Via dei Tipografi, n. 6 Sangiustino (PG) Nella seguente filmografia vengono considerati tutti i film usciti a Roma e Milano, ad eccezione delle riedizioni. Le date tra parentesi si riferiscono alle “prime” nelle città considerate. Allacciate le cinture ....................................................................................... All Is Lost – Tutto è perduto .......................................................................... American Hustle – L’apparenza inganna ...................................................... Anita B. .......................................................................................................... A proposito di Davis ...................................................................................... Bella e la bestia (La) ..................................................................................... Belle & Sebastien........................................................................................... Blue Jasmine ................................................................................................. Butler (The) – Un maggiordomo alla Casa Bianca ........................................ Captain America: The Winter Soldier ............................................................ Counselor (The) ............................................................................................ Dallas Buyers Club ........................................................................................ Dietro i candelabri ......................................................................................... Disconnect .................................................................................................... 12 anni schiavo ............................................................................................. Donna per amica (Una) ................................................................................. Father and Son ............................................................................................. Gente che sta bene (La) ............................................................................... Giovane e bella ............................................................................................. Grande Match (Il) .......................................................................................... Hansel e Gretel e la strega della foresta nera ............................................... Hates – House at the End of the Street......................................................... Hunger Games – La ragazza di fuoco .......................................................... Ida ................................................................................................................. I, Frankenstein .............................................................................................. Jimmy P. ....................................................................................................... Last Vegas .................................................................................................... Maldamore .................................................................................................... Moliere in bicicletta......................................................................................... Nebraska ....................................................................................................... Noi 4 .............................................................................................................. Oldboy ........................................................................................................... Philomena ..................................................................................................... Pompei .......................................................................................................... Presto farà giorno .......................................................................................... Quando c’era Berlinguer ............................................................................... RoboCop ....................................................................................................... Saving Mr. Banks .......................................................................................... Segnato (Il) .................................................................................................... Segreti di Osage County (I) ........................................................................... Sguardo di satana (Lo) – Carrie .................................................................... Smetto quando voglio ................................................................................... Sogni segreti di Walter Mitty (I) ........................................................... Sotto una buona stella .................................................................................. Spiders 3D .................................................................................................... Still Life .......................................................................................................... Storia d’inverno ............................................................................................. Storia di una ladra di libri ............................................................................... 300 – L’alba di un impero .............................................................................. Tango Libre ................................................................................................... Tarzan 3D...................................................................................................... Tutta colpa di Freud ...................................................................................... Venere in pelliccia ......................................................................................... Violinista del diavolo (Il) ................................................................................ Wolf of Wall Street (The) ............................................................................... 31 32 7 56 40 38 51 27 3 42 37 52 9 36 19 43 22 39 50 21 49 30 12 47 15 46 35 59 44 60 57 8 2 62 58 4 5 26 20 25 48 10 17 61 63 56 34 33 14 54 18 29 23 55 16 Film Tutti i film della stagione PHILOMENA (Philomena) Gran Bretagna, 2013 Regia: Stephen Frears Produzione: Gabrielle Tana, Steve Coogan, Tracey Seaward per Pathé Magnolia Mae Films, BBC Films, Baby Cow Productions, British Film Istitute Distribuzione: Lucky Red Prima: (Roma 19-12-2013; Milano 19-12-2013) Soggetto: dal libro omonimo di Martin Sixsmith Sceneggiatura: Steve Coogan, Jeff Pope Direttore della fotografia: Robbie Ryan Montaggio: Valerio Bonelli Musiche: Alexandre Desplant Scenografia: Alan MacDonald I rlanda 1952. Philomena, povera ragazza madre, messa a servizio dalla famiglia in un convento di suore, si vede strappare via il suo bambino, dato in adozione a una coppia di ricchi americani. La donna, pur riuscendo poi a farsi una nuova vita con una famiglia propria e una figlia, non dimentica quel giorno sciagurato e quello strappo così doloroso. Più di quarant’anni dopo, Philomena decide che non può più aspettare oltre e approfitta dell’interesse di un giornalista alla sua storia: si tratta di Martin Sixsmith, ex dirigente televisivo e poi componente dello staff di Tony Blair come responsabile della comunicazione che, incuriosito da una storia di vita vissuta e quindi lontana dal suo mondo culturale, decide di scrivere un libro per una casa editrice disposta a finanziare le spese di ricerca del bambino Costumi: Consolata Boyle Interpreti: Judi Dench (Philomena Lee), Steve Coogan (Martin Sixsmith), Sophie Kennedy Clark (Philomena giovane), Anna Maxwell Martin (Jane), Peter Hermann (Pete Olsson), Michelle Fairley (Sally Mitchell), Barbara Jefford (Sorella Hildegarde), Ruth McCabe (Madre Barbara), Mare Winningham (Mary), Kate Fleetwood (Sister Hildegarde giovane) Sean Mahon (Michael Hess), Xavier Atkins (Michael Hess a 14 anni), Charles Edwards (David), Simone Lahbib (Kate Sixsmith),Charlie Murphy (Kathleen), Amy McAllister (Sister Anunciata) Durata: 98’ di un tempo e dell’approfondimento degli avvenimenti. Philomena e Martin si recano prima al convento dove, dietro un’apparente, cordiale disponibilità, si nasconde un muro ben solido di omertà e dinieghi; poi partono per gli Stati Uniti. Le ricerche di Martin producono presto delle conclusioni: il bambino di Philomena, cresciuto nella colta e ricca famiglia degli Hess con il nome di Michael ha avuto un’educazione di alto livello. Dopo gli studi, ha iniziato la professione legale che lo ha portato a essere il consulente di due presidenti, Regan e Bush padre. A questo si aggiunge che Michael Hess fosse omosessuale e che dopo una bella unione con un altro personaggio dell’establishment americano, Pete Olsson, sia morto di AIDS. Non è questa la notizia che colpisce i due cercatori della verità, ma un’altra, 2 saputa proprio da Olsson incontrato a casa sua: Michael e Olsson erano venuti al convento irlandese per avere notizie della madre biologica del giovane avvocato e avevano trovato lo stesso muro di silenzi e negazioni. Poi Michael era morto e Olsson, superando tutti gli ostacoli amministrativi e umani della familia Hess, aveva ottenuto per il compagno la realizzazione delle sue volontà cioè la sepoltura proprio nel parco del convento. A Philomena e Martin non resta altro che ritornare in Irlanda, superare gli ombrosi sospetti delle suore (mitica la scenata del giornalista) e sostare in silenzio accanto alla tomba di Michael. Madre e figlio sono finalmente vicini dopo quasi mezzo secolo. lla base un assunto doloroso ma terribilmente ovvio: il bambino di una donna povera e per di più in ostaggio delle suore è trasferito in adozione coatta presso una famiglia ricca. Fatto che è sempre appartenuto e ancora apparterrà alla sofferenza delle fasce più deboli e allo sfruttamento esercitato su di esse dagli ambienti che detengono il potere e il denaro. Su questo si inserisce una storia vera che a suo tempo interessò il giornalista Sixsmith a tal punto che volle costruirci sopra un libro. All’argomento il regista Stephen Frears ha dedicato la sua storia di uomini e donne con il sostegno di Steve Coogan, sceneggiatore, produttore e cointerprete del film (una partecipazione in crescendo la sua, sempre più solida e sfaccettata, scena dopo scena) e della bellissima prova di Judi Dench che ha messo al servizio di questa donna ricca di dolore, di fermezza e di umanità straordinaria la sua arte pura, fatta di sguardi immensi e profondi come A Film le rughe che raccontano la vita e la voglia ancora intatta di crederci e amarla. Frears conduce la sua narrazione su due linee portanti che si intersecano, mettendo in evidenza soprattutto (caratteristica di tutta la sua cinematografia) il rapporto tra le persone. Quindi la ricerca della verità sul bambino adottato è effettivamente condotta con un crescendo a orologeria, in cui il succedersi delle rivelazioni comporta il disvelamento di un rompicapo, di pezzi di vita, di storia addirittura, di emozioni e di eventi davvero di grande suggestione. Tutti i film della stagione Poi c’è il rapporto tra i due protagonisti. Il giornalista intellettuale, laico, non credente, elegante nella frequentazione di un mondo alto che disprezza in un cinismo che non risparmia nessuno; lei, fermamente credente, anche nel genere umano, nonostante le ingiustizie subite, perchè considera molto più faticoso chiudersi in un odio continuo che dimostrarsi disponibile verso quello che è stato e quello che sarà. Entrambi, però, risultano scena dopo scena affascinati l’uno dall’altra: lei è incuriosita del pragmatismo navigato del giornalista, indispensabile per venire a capo delle ricerche come per utilizzare con scioltezza aerei e grandi alberghi; lui, pur nella fermezza del suo ateismo mostra una crepa verso quella fede in grado di insegnargli la dignità del perdono e quel calore di cui si sente privo. All’ultima rassegna veneziana solo un premio alla sceneggiatura per una grande prova di attori e di regia capace di mostrarci con intelligenza e tatto la ricchezza relazionale, le capacità affettive, la fragilità della vita umana. Fabrizio Moresco THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA (The Butler) Stati Uniti, 2013 Regia: Lee Daniels Produzione: Lee Daniels, Pamela Oas Williams, Laura Ziskin, Buddy Patrick, Cassian Elwess per Laura Ziskin Productions in associazione con Windy Hill Pictures, Follow Through Productions, Salamander Pictures, Pam Williams Productions Distribuzione: Videa Prima: (Roma 1-1-2014; Milano 1-1-2014) Soggetto: dall’articolo “A Butler Well Served by This Election” di Wil Haygood apparso sul Washington Post il 7 novembre 2008 Sceneggiatura: Danny Strong Direttore della fotografia: Andrew Dunn Montaggio: Joe Klotz Musiche: Rodrigo Leão Scenografia: Tim Galvin Costumi: Ruth E. Carter Interpreti: Forest Whitaker (Cecil Gaines), Oprah Winfrey (Gloria Gaines), John Cusack (Richard Nixon), Jane Fonda (Nancy Reagan), Cuba Gooding Jr. (Carter Wilson), Terrence Howard (Howard), Lenny Kravitz (James Holloway), James Marsden (John F. Kennedy), David Oyelowo (Louis Gaines), l film si apre con l’anziano Cecil Gaines che nel 2009 racconta la sua storia mentre sta aspettando di essere ricevuto alla Casa Bianca. La sua vicenda inizia da Macon in Georgia nel 1926 quando Cecil, ancora bambino, vede uccidere il padre per mano del suo padrone mentre lavora come schiavo nei campi di cotone. Subito dopo, sotto la guida della bianca matriarca della piantagione, Cecil viene mandato a lavorare in casa dove impara a svolgere le mansioni di un perfetto domestico. Una volta fuori dalla piantagione, lavora prima in un piccolo hotel, poi in un albergo di lusso a Washington D.C. dove viene notato da un funzionario della Casa Bianca che gli offre un lavoro come maggiordomo al 1600 di Pennsylvania Avenue. Nel 1957 sotto la Presidenza Eisenhower, Cecil inizia il suo lavoro alla Casa Bianca. Il maitre Freddie Fallows presenta a Cecil I Vanessa Redgrave (Annabeth Westfall), Alan Rickman (Ronald Reagan), Liev Schreiber (Lyndon B. Johnson),Alex Pettyfer (Thomas Westfall), Robin Williams (Dwight D. Eisenhower), Mariah Carey (Hattie Pearl), Yaya DaCosta (Carol Hammie), Colman Domingo (Freddie Fallows), Nelsan Ellis (Martin Luther King Jr.), Minka Kelly (Jackie Kennedy), Elijah Kelley (Charlie Gaines),Colin Walker (John Ehrlichman), Aml Ameen (Cecil Gaines giovane), Clarence Williams III (Maynard), Jesse Williams (Rev. James Lawson), James DuMont (Sherman Adams), Stephen Rider (Ammiraglio Rochon), Alex Manette (Bob Haldeman), Pernell Walker (Lorraine), Dana Michelle Gourrier (Helen Holloway), David Banner (Earl Gaines), LaJessie Smith (Abraham), Maurice ‘Mo’ McRae (Eldridge Huggins), John Fertitta (Sig. Jenkins), Jim Gleason (R.D. Warner), Adriane Lenox (Gina), Tyson Ford (Elroy), Robert Aberdeen (Herbert Brownell), Olivia Washington (Olivia), Chloe Barach (Caroline Kennedy), Rusty Robertson (Senatore Robertson), Nealla Gordon (Senatore Kassebaum) Durata: 132’ Durata: 109’ il capo maggiordomo Carter Wilson e il suo collaboratore James Holloway. La famiglia di Cecil, la moglie Gloria e ai figli Louis e Charlie, festeggia insieme agli amici e vicini di casa, Howard e Gina, il nuovo impiego di Cecil che gli permette un’agiata vita borghese. Col passare degli anni, Louis, il figlio maggiore di Cecil, decide di frequentare il college nel Sud, alla Fisk University in Tennessee per poter prendere parte attiva al crescente movimento per i diritti civili. Louis si unisce a un gruppo studentesco guidato da James Lawson, con cui prende parte a un sit-in non violento dove è arrestato. Cecil è furioso e affronta il figlio accusandolo di disobbedienza. Nel frattempo Gloria, sempre più sola a causa del gran numero di ore trascorse dal marito alla Casa Bianca, cade nell’alcolismo e intreccia una relazione col suo vicino di casa Howard. 3 Nel 1961, dopo l’elezione di John F. Kennedy a Presidente, Louis e una dozzina di militanti vengono attaccati dal Ku Klux Klan mentre stanno viaggiando su un bus in Alabama. Nel 1963, Louis partecipa a una manifestazione dove vengono usati cannoni ad acqua per disperdere i partecipanti. Spinto da questi eventi, Kennedy propone il Civil Right Acts, una legge che dichiara illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche. Nel novembre 1963, alcuni mesi dopo la presentazione del disegno di legge, durante il suo celebre discorso sui diritti civili del giugno precedente, Kennedy viene assassinato. Il suo successore, Lyndon B. Johnson, trasforma il disegno in legge. In segno di amicizia e cortesia, la vedova Jackie Kennedy dona a Cecil una delle cravatte del Presidente prima di lasciare la Film Casa Bianca. Nel periodo seguente, Louis partecipa ad alcune marce che portano il Presidente Johnson a promulgare nel 1965 una legge che garantisce il diritto di voto ai cittadini neri. Il promotore di questa legge è il leader dei diritti civili Martin Luther King. Alla fine degli anni Sessanta, dopo l’assassinio di Martin Luther King (avvenuto nell’aprile del 1968), Louis va a trovare i genitori e li informa di essersi unito all’organizzazione delle Black Panter. Sconvolto dai comportamenti del figlio, Cecil ordina a Louis e alla sua fidanzata Carol di lasciare la sua casa. Il ragazzo è arrestato ed è tirato fuori di prigione da Carter Wilson. Poco tempo dopo, Cecil viene a conoscenza dei piani del Presidente Nixon per sopprimere il movimento. Nel frattempo, l’altro figlio di Cecil, Charlie, confessa a Louis il suo desiderio di arruolarsi per andare a combattere in Vietnam. Louis gli dice di non avere alcuna intenzione di andare al suo funerale se lui morirà in guerra. Pochi mesi dopo, Charlie muore e viene seppellito al Cimitero di Arlington. Louis non partecipa al funerale e Cecil è furioso. Tuttavia, quando le Black Panter ricorrono alla violenza in risposta a un civile confronto, Louis lascia il movimento e torna al college dove ottiene un master in Scienze Politiche e intraprende la carriera politica candidandosi per un seggio nel Congresso. Nel frattempo, Cecil fa notare al suo diretto referente alla Casa Bianca gli inferiori stipendi e diritti riservati ai dipendenti neri. Con il supporto del Presidente Reagan egli riesce a ottenere ciò che gli spetta e la sua reputazione professionale cresce tanto che viene invitato dalla First Lady Nancy come ospite insieme alla moglie a un ricevimento di stato. Ma Cecil si sente sempre più a disagio con la divisione di classi che continua a dominare alla Casa Bianca. Infine, dopo aver assistito al rifiuto di Reagan di appoggiare sanzioni economiche contro il Sudafrica, Cecil dà le dimissioni. Desiderosa di vedere il marito recuperare il rapporto con il figlio Louis, Gloria riferisce a Cecil che il figlio le ha detto di amare e rispettare profondamente entrambi i genitori. Resosi conto che molte azioni del figlio sono state eroiche, Cecil si unisce a Louis nel Movimento di protesta Free South Africa contro l’apartheid in Sudafrica. Il filo narrativo arriva fino alla campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008. L’anziana Gloria muore poco prima della storica elezione del primo Presidente nero degli Stati Uniti. Nella scena finale, Cecil si prepara a incontrare il neoeletto Presidente alla Casa Bianca. Tutti i film della stagione n maggiordomo perfetto, cortese e silenzioso, ha servito thè e biscotti nella Sala Ovale sapendo rendere la sua presenza invisibile, è stato al servizio di ben otto Presidenti degli Sati Uniti dal 1957 al 1986. Il suo nome era Eugene Allen, a lui il giornalista Wil Haygood dedicò un articolo, “A Butler Well Served by This Election”, uscito nel 2008 sul Washington Post. Di questo prezzo vennero acquistati i diritti per farne un film, The Butler (sottotitolo italiano Un maggiordomo alla Casa Bianca), la cui regia è stata affidata a Lee Daniels. La vicenda trasferita sul grande schermo cambia il nome del protagonista in Cecil Gaines e si affida al talento dell’attore Forest Wihitaker. Il film di Daniels è una lunga parabola che segue i cambiamenti della scena politica americana e delle relazioni razziali: dall’assassinio di John F. Kennedy a quello di Martin Luther King, dai movimenti dei Freedom Riders e delle Black Panter, alla guerra del Vietnam e allo scandalo Watergate. Eventi della grande storia che si ripercuotono sulla storia privata di Cecil Gaines. Un uomo-emblema, un lavoratore che è stato al servizio di tanti Presidenti diversi, testimone dei movimenti per i diritti civili da dietro le quinte, un uomo perfetto per il giornalista Wil Haygod che nel 2008, durante le settimane precedenti la storica elezione di Barack Obama, cercava un afroamericano che avesse lavorato alla Casa Bianca negli anni della segregazione razziale cui dedicare un articolo. Da lì lo spunto per la storia, riscritta dallo sceneggiatore Danny Strong (lo stesso che sta lavorando al finale della trilogia di Hunger Games che sarà diviso in due parti). Il forte dualismo che divide le posizioni di un padre, che ripudia un figlio contestatore continuando a servire silenziosamente i Presidenti, e quelle di un giovane che non accetta lo status quo, percorre come un fil rouge tutto il film. Seguendo la lunga storia U dell’ex schiavo nelle piantagioni di cotone che arriva a essere (ormai in pensione) il testimone della storica elezione di Obama a Presidente degli Stati Uniti, The Butler ripercorre le vicissitudini della storia dell’integrazione razziale attraverso le tappe fondamentali della storia americana. Portando sul grande schermo una vicenda che intreccia pubblico e privato sullo sfondo di eventi e figure di grande portata storica, Daniels non poteva prescindere dal forte richiamo al suo precedente Precious, continuando nella strada di revisione critica della storia del suo paese. Il film è un grande affresco di decenni importanti per una Nazione colta nel suo perenne scontro tra ricorso alle armi e fiducia nella potenza delle parole. Attraverso il suo maggiordomo nero, Daniels ripercorre anni cruciali e Presidenti importanti (nel bene e nel male) come Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, visti nel loro volto pubblico ma anche in particolari aspetti del loro privato. Un protagonista in stato di grazia (un Whitaker intenso e ispirato) e un cast stellare di contorno, da una sorprendente Oprah Winfrey nei panni della consorte Gloria, alla popstar Lenny Kravitz e al bravissimo Cuba Gooding jr., fino ai Presidenti cui offrono il volto star come Robin Williams, John Cusack, Liev Scheiber, Alan Rickman, completano il quadro. Ma, al di là del cast prestigioso e dell’ottima prova di Whitaker, al di là degli edificanti messaggi disseminati per tutte le due ore di durata, il film resta prigioniero della sua stessa grandiosità retorica e si impantana nelle sabbie mobili di un didascalismo eccessivo. Il risultato è un vero “polpettone” di lusso, infarcito di grandi ideali sull’intolleranza e la segregazione razziale, chiuso dall’inevitabile e fin troppo facile effetto commozione di quello storico “Yes, We Can”. QUANDO C’ERA BERLINGUER Italia 2014 Regia: Walter Veltroni Produzione: Sky realizzata da Carlo Degli Esposti per Palomar Distribuzione: Bim Prima: (Roma 27-3-2014; Milano 27-3-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Walter Veltroni Direttore della fotografia: Davide Manca Montaggio: Gabriele Gallo Musiche: Danilo Rea Durata: 117’ 4 Elena Bartoni Film U n documentario o, se preferite (ma personalmente non amo questo termine), un docufilm, non è facile da rendere nella forma del compendio sintetico della sua trama. In: Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni, l’operazione diverrebbe, poi, effettivamente lunga e complessa, dunque assolutamente non strumentale al fine di dare al potenziale spettatore l’idea dei contenuti dell’opera. L’impegno politico e civile, la giovinezza del periodo post bellico, la visione e la realizzazione di un taglio alla sudditanza ideologica e politica con la Russia, l’individuazione di un nuovo e più europeo ruolo del Partito Comunista Italiano, sono raccontati con sapiente uso di immagini di repertorio e testimonianze personali, legati insieme da documenti attuali e commenti di voce fuori campo. Piazza San Giovanni e il Congresso del PCUS, l’esaltante risultato delle elezioni politiche del 1974, la sconfitta nelle fabbriche, il tragico evento del sequestro di Aldo Moro e i duri contrasti con il Partito Socialista di Bettino Craxi sono lo scenario per un’analisi affettuosa e grata della storia di un uomo politico di altissima qualità. uando c’era Berlinguer c’era ancora un Paese, una Nazione, un assetto delle Istituzioni, dove la questione morale e quella istituzionale, punti focali del suo pensiero politico, sono stati – per sua iniziativa - anche centro del dibattito parlamentare. Diceva il Segretario del P.C.I. in un suo discorso alla Camera del febbraio 1976 […] I partiti politici non possono ridursi ad adagiarsi sulle posizioni della parte più torbida e tarda del loro elettorato. Questo significherebbe un’abdicazione alla funzione che dovrebbe essere Q Tutti i film della stagione propria di tutti i partiti democratici, cioè quella di guidare, promuovere, formare una coscienza politica più avanzata. […] C’era un’ Italia vivace e attenta, capace di discutere, confrontarsi e decidere su temi di alto livello democratico, politico, sociale e civile. Il divorzio, l’aborto, le condizioni dei lavoratori, sono state solo alcune delle questioni che hanno animato le discussioni pubbliche, ma anche, e soprattutto, quelle private che si svolgevano tra le mura domestiche, riqualificando e vitalizzando la partecipazione alla vita pubblica. C’era un’Italia del pensiero e della cultura fatta di uomini e donne formati – si da un credo ideologico – ma filtrato attraverso l’esperienza sofferta della Resistenza e dei suoi principi democratici che avrebbero portato alla stesura della Costituzione Repubblicana. C’era l’Italia del mondo del lavoro, ancora operaistica e, in alcuni casi, contadina ma cosciente e attenta alle potenzialità di sviluppo del Paese. C’era un’Italia cattolica e solidale pronta al difficile dialogo con forze politiche una volta ritenute demoniache. C’era, a dire il vero, anche l’Italia dei complotti, delle bombe e delle stragi. Tutto questo e certamente altro, c’era quando c’era Berlinguer; uomo dallo stile di vita rigoroso e sobrio, ma non mortificante e rinunciatario, combattivo e mite al tempo stesso, politicamente lungimirante. Forse l’ultimo carismatico fra i dirigenti dei partiti politici italiani, in grado di comprendere il lento e appena accennato deterioramento dei dogmi politici, la fine non lontana delle egemonie ideologiche e la possibilità di rivendicare un ruolo primario e individuale nell’agone politico italiano ed europeo, fuori dalle ghettizzazioni e dai sospetti nati dalla guerra fredda. Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni: un documentario fatto per non dimenticare. Sbalordisce per le immagini e le parole con le quali il film ha inizio. L’oblio con cui incultura e ignoranza hanno velato la figura del segretario lascia interdetti e sconcertati se contrapposte a quelle di repertorio che mostrano Piazza San Giovanni con le masse festanti per i risultati delle politiche del’74 o ai filmati che raccontano la stessa piazza nella triste giornata dei funerali del leader. Veltroni, alla sua prima esperienza cinematografica, si tiene abbastanza distante dal ruolo di regista limitandosi a una presenza discreta che si manifesta, a volte, nelle parole delle voci fuoricampo di Rubini e Servillo e naturalmente nella scelta e nell’impostazione degli interventi delle personalità politiche e della cultura di ieri e di oggi, insieme ai contributi familiari e di coloro che hanno avuto con lui un contatto forte e personale .Sfilano sullo schermo i ricordi e le valutazioni di Giorgio Napolitano, Monsignor Bettazzi, Michele Macaluso, Alberto Franceschini, Aldo Tortorella, Bianca Berlinguer, Pietro Ingrao (ancora poetico), Claudio Signorile, il capo scorta Menichelli, Eugenio Scalfari. Poi le immagini: festanti e gioiose quelle del 1974, agghiaccianti quelle del comizio di Padova che preludeva alla tragica fine, inframmezzate dai coraggiosi interventi ai due congressi del PCUS di Mosca e ad altri interessanti brani di repertorio. Un ritratto documentale assolutamente non agiografico né tantomeno monumentalistico consegna al futuro l’immagine di un uomo – che sapeva anche sorridere - e che gli eventi non hanno voluto far diventare uno statista, insieme al rimpianto per un Paese che avrebbe potuto essere migliore. Enrico Sonno ROBOCOP (Robocop) Stati Uniti, 2014 Regia: José Padilha Produzione: Strike Entertainment Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 6-2-2014; Milano 6-2-2014) Soggetto: dai pernoggi di Edward Neumeier e Michael Miner Sceneggiatura: Joshua Zetumer, Edward Neumeier, Michael Miner Direttore della fotografia: Lula Carvalho Montaggio: Daniel Rezende, Peter McNulty Musiche: Pedro Bromfman Scenografia: Martin Whist Costumi: April Ferry Interpreti: Joel Kinnaman (Alex Murphy/RoboCop),Gary Oldman (Dott. Dennett Norton), Michael Keaton (Raymond Sellars), Ab- bie Cornish (Clara Murphy), Jackie Earle Haley (Rick Mattox), Michael K. Williams (Jack Lewis), Jennifer Ehle (Liz Kline), Jay Baruchel (Tom Pope), Marianne Jean-Baptiste (Karen Dean), Samuel L. Jackson (Pat Novak), Aimee Garcia (Jae Kim), John Paul Ruttan (David Murphy), Zach Grenier (Senatore Dreyfuss), Douglas Urbanski (Sindaco Durant), Marjan Neshat (Sayeh), Maura Grierson (Kelly), Evan Stern (Walter Karrel), Meysam Motazedi (Arash), Patrick Garrow (Antoine Vallon), K.C. Collins (Andre Daniels), Daniel Kash (John Lake), Matt Cook (Generale Monroe),Noorin Gulamgaus (Navid), Philip Akin (Dott. Alan), Dwayne McLean (Thomas King),Wayne Downer (Marcus), Robert Thomas (John Biggs), Jordan Johnson-Hinds (Jerry White) Durata: 121’ 5 Film U n lungo monologo iniziale spiega che, in un prossimo futuro, una legge proibisce l’utilizzo di robot entro i confini degli Stati Uniti, cosa che non permette alla OmniCorp, leader mondiale del settore, di lavorare in patria. La multinazionale, grazie ai loro robot di pattuglia e a poliziotti androidi, ha permesso agli Stati Uniti d’America di vincere numerose guerre in cui sono stati coinvolti. Per aggirare queste leggi, il leader della OCP, Raymond Sellars, ha il suo team per il marketing e, in collaborazione con lo scienziato Dennett Norton, progetta di creare un nuovo prodotto, combinando uomo e macchina. Infatti pensa che mettere un uomo dentro le macchine potrebbe cambiare la percezione della gente. Alex Murphy, marito e padre devoto, è un onesto agente di polizia impegnato nel debellare la crescente criminalità di Detroit e, in particolare, è sulle tracce dello spacciatore di armi Antoine Vallon. Murphy rimane gravemente ferito e sopravvissuto a stento a causa di un’autobomba. Il dottor Norton sceglie Murphy come ideale contendente per il programma RoboCop dopo aver avuto il consenso da parte della moglie del poliziotto, Clara. Tutto il corpo di Murphy, eccetto la testa, la mano destra, il cuore e i polmoni, vengono sostituiti da protesi e gli viene innestato un sofisticato software sull’identificazione istantanea di fuorilegge. Inizialmente Murphy rifiuta questo suo nuovo stato di esistenza, ma Norton lo incoraggia a essere forte per sua moglie e suo figlio. La suddetta coscienza, unita ai ricordi dell’incidente sono però anche il problema principale; Robocop è efficiente, ma anche una scheggia poco controllabile e dunque inutile alle finalità per le quali era stato costruito. Mentre si prepara per una conferenza stampa, il Dr. Norton modifica il cervello di Murphy diminuendogli i livelli di dopamina, pur di interrompere lo shock emotivo. Sotto controllo e senza mostrare emozioni, RoboCop si esibisce al pubblico ignorando sua moglie e suo figlio che lo attendevano. Durante la conferenza RoboCop dà dimostrazione delle sue capacità scovando un criminale che si nascondeva nella folla. Nel giro di poco tempo l’androide diventa una celebrità locale e diminuisce il livello di criminalità a Detroit. Clara, nonostante la OCP le abbia impedito di visitare Murphy, cerca di far tornare in sé il marito, raccontandogli dei traumi psicologici che affliggono il figlio dalla Tutti i film della stagione notte dell’incidente. RoboCop prosegue sulla sua strada, ma la sua inconscia personalità prevale sulla programmazione e così si mette a investigare sul proprio assassinio, giungendo sulle tracce del criminale e trafficante di droga Antoine Vallon. Assetato di vendetta, RoboCop raggiunge la fabbrica di droga di Vallon e uccide brutalmente lui e i suoi uomini al termine di una violenta sparatoria. Seguendo indizi ulteriori, RoboCop risale anche ai poliziotti corrotti dell’autobomba e scopre che Karen Dean, la sergente del dipartimento di polizia di Detroit, è alleata del criminale. Prima che RoboCop riesca ad arrestarli, Mattox gli spegne le funzioni motorie e celebrali con un comando a distanza. Convinto che RoboCop sia ormai obsoleto, Sellars ordina a Mattox di individuarlo e distruggerlo. Tuttavia il dottor Norton riesce ad infiltrarsi nei laboratori OCP in tempo prima dell’arrivo di Mattox e spiega a RoboCop tutta la faccenda. Sentendosi tradito da Sellars, Murphy decide di andare a ucciderlo. Rimasto danneggiato dallo scontro coi droidi, Murphy sta per essere distrutto da Mattox, in possesso di un dispositivo che impedisce a RoboCop di attaccarlo, ma viene colpito alle spalle da Jack Lewis, ex-collega di Murphy, giunto ad aiutarlo con un gruppo di poliziotti onesti. RoboCop raggiunge Sellars che intende scappare, dopo aver preso Clara e suo figlio David in ostaggio. Murphy riesce a superare con grande sforzo il dispositivo di protezione di Sellars e un istante prima che venga colpito alla testa, riesce a ucciderlo. Murphy viene rianimato e riparato nel laboratorio di Norton, per poi accogliere Clara e David quando vengono a fargli visita. ealizzato dal brasiliano José Padilha RoboCop è la nuova versione del film del 1987 di Verhoeven. Per quanto a livello di trama l’ispirazione sia del tutto simile al materiale originale, le differenze sono molte, alcune poco importanti, altre sostanziali. La satira contro i media c’è e viene rappresentata dalla figura di Samuel L. Jackson che adempie perfettamente al ruolo di stampa totalmente di parte e faziosa. Ma il futuro che troviamo in questo nuovo RoboCop, così come l’intero svolgimento della trama, non ha tinte caricaturali, anzi, è molto credibile, se si è disposti ad accettare che tra qualche anno saremo in grado di tenere in vita una persona montandone testa, R 6 polmoni e cuore in un involucro meccanico. Altro elemento di distinzione è la storia personale di Alex Murphy, che nel film conserva la propria coscienza, e vediamo combattere contro quello che è diventato e cercare addirittura di tornare nella propria casa, incontrando moglie e figlio. Come nel film originale si fa ampio uso in questo nuovo lavoro dell’intermezzo televisivo, attraverso cui commentare le imprese di RoboCop e quelle della multinazionale che condiziona la vita della polizia e costruisce robot. La violenta versione di Verhoeven nasceva come opera di denuncia, profondamente immersa nello spirito degli anni ’80. L’incipit di RoboCop ci mostra le strade di una Teheran invasa dai robot americani e per quanto attiene le ineludibili implicazioni, sia politiche che filosofiche, il film si limita a gettare lì alcune questioni, guardandosi bene dall’approfondirle. Laddove nel film del 1987 il robot poliziotto ritrovava complicità solo con la sua collega, qui si ha un continuo dialogo con moglie e figlio. Infatti il RoboCop di Padilha non è un robot che pian piano riprende coscienza di se stesso, quanto un robot consapevole sin troppo della sua umanità che gli viene tolta e che riesce a riacquisire con la forza di volontà. La prima parte del film gioca sulla drammatica scoperta del destino del protagonista e il discorso di fondo sul libero arbitrio, secondo cui, sostanzialmente, RoboCop non è libero di fare ciò che vuole, perché continuamente monitorato a distanza tanto che, se necessario, può essere spento in qualsiasi momento. Ed è forse proprio il discorso sull’“individuo senziente” l’unico elemento di novità di questo RoboCop rispetto all’originale. Interessante appare la fase di trasformazione dell’uomo in robot con il relativo asservimento del sentimento alla “extrema ratio”. Dove RoboCop invece delude è paradossalmente nelle scene d’azione, piuttosto centellinate nel corso delle quasi due ore di visione. Gli effetti speciali infatti sono ridotti al minimo, probabilmente per far in modo che emerga l’aspetto più realistico della pellicola. Come la scelta di mantenere profondamente umano il protagonista, che, al suo risveglio, conserva la propria coscienza e i ricordi. Nel cast, a interpretare il protagonista lo svedese Joel Kinnaman, ma emergono piuttosto le figure di Samuel L. Jackson, Gary Oldman e del redivivo Michael Keaton, nei panni del cattivo. Veronica Barteri Film Tutti i film della stagione AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA (American Hustle) Stati Uniti, 2013 Regia: David O. Russell Produzione: Annapurna Pictures, Atlas Entertainment Distribuzione: Eagle Pictures Prima: (Roma 1-1-2014; Milano 1-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: David O. Russell, Eric Singer Direttore della fotografia: Linus Sandgren Montaggio: Jay Lash Cassidy, Crispin Struthers, Alan Baumgarten Musiche: Danny Elfman Scenografia: Judy Becker Costumi: Michael Wilkinson Interpreti: Christian Bale (Irving Rosenfeld), Bradley Cooper (Richie DiMaso), Amy Adams (Sydney Prosser), Jeremy Renner (Carmine Polito), Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld), Louis C.K. (Stoddard Thorsen), Michael tlantic City, anni ‘70. Irving Rosenfeld e Sydney Prosser sono semplicemente due truffatori: hanno un ufficio da cui promettono finanziamenti e sostegni bancari a persone con un passato difficile che impedirebbe ogni considerazione da parte dei canali ufficiali. Loro invece, in cambio di una percentuale, corrisposta subito, assicurano aiuti che non arriveranno mai. Oltre a questo Irving e Sydney sono amanti, legati da una profonda intesa sessuale che però non è sufficiente al primo per lasciare la moglie Rosalyn, gran bella donna ma completamente pazzoide, inaffidabile, ingestibile, capace di tutto e sempre chiusa in casa con un bambino adottato, a cui tutti e due tengono molto. Dai due truffatori si presenta un giorno un potenziale cliente che è invece un agente dell’FBI, Richie DiMaso che ha le prove per incastrarli ma si dice disposto ad aiutarli se con la loro attività gli permetteranno di risolvere il problema della corruzione nei pubblici uffici. L’obiettivo di DiMaso è il sindaco Carmine Polito che è, in fin dei conti, un buono e non è alla ricerca di soldi per sé ma per far riprendere la produttività e il benessere della sua città, a cominciare proprio dalla case da gioco. Le prove per incastrare il sindaco sono effettivamente trovate o...confezionate, ma sarà lo stesso DiMaso a finire male perchè Irving e Sydney architettano ai suoi danni una controtruffa con falsi testimoni che svergognano l’agente FBI, mettendo in crisi i suoi piani e la sua stessa vita. La coppia di imbroglioni riesce, così, a sventare la tenaglia che si stava chiudendo su di loro, a proseguire i loro traffici A Peña (Paco Hernandez/Sceicco Abdullah), Alessandro Nivola (Anthony Amato), Jack Huston (Pete Musane), Shea Whigham (Carl Elway), Elisabeth Röhm (Dolly Polito), Paul Herman (Alfonse Simone), Matthew Russell (Dominic Polito),Thomas Matthews (Francis Polito), Adrian Martinez (Julius), Anthony Zerbe (Senatore Horton Mitchel), Colleen Camp (Brenda), Steve Gagliastro (Agente Schmidt), Chris Tarjan (Agente Stock), Martie Barylick (Helen), Kayla Feeney (Lorna Polito),Shannon Halliday (Doreen Polito),Volieda Webb (Melora), Richard Heneks (Al Kalowski), Armen Garo (Dick Helsing), Sal DiMino (Lou Salvano), Gary Craig (Jerry Catone),Charley Broderick John O’Connell), Richard Donnelly (Sanders), Gary Zahakos (Keshoygan), Bob Taraschi (Stelford) Durata: 135’ e a mantenere i loro rapporti, Rosalyn compresa. obbligatoria schematicità del nostro riassunto è l’unica strada che abbiamo individuato per arrivare a una presentazione plausibile del film che, in realtà, non è minimamente possibile riassumere secondo i normali caratteri di correttezza ed esaustività usati per la maggior parte delle pellicole che abbiamo raccontato. Quando ci siamo resi conto di questa impossibilità l’abbiamo riconosciuta come l’essenza stessa del lavoro di David O. Russel, regista del film e degli altri autori; a cui appartengono a pieno titolo i quattro protagonisti, diventati ormai, per l’assiduità con cui partecipano alla cinematografia di Russel, una vera e propria compagnia di interpreti perfetti nel decifrare, di volta in volta, la chiave adatta alla trasformazione sullo schermo dell’impianto direzionale. Dei veri e propri alter ego, capaci di tradurre in immagini il gioco dell’imbroglio, la forza del conflitto, la sfaccettatura della commedia, la capacità misteriosa della recitazione e l’uso che di essa un regista può fare. Imbroglio quindi è la parola più facile da utilizzare per parlare di questo film e che si è spesso posta nel paragonarlo ad altri celebri imbrogli cinematografici, forse più divertenti, come La Stangata etc... Qui però ci troviamo di fronte a qualcosa che va oltre, lascia la dimensione del reale e delle scelte mosse da spinte concrete uguali e contrarie per rarefarsi nella sfera dell’intelletto, della cognizione astratta che diventa ingegno, nella consapevolezza diversa che diventa un altro da sé e di cui ci si può compiacere come dello sbarco in L’ 7 un’altra galassia, in un’altra realtà creatasi nelle nostre mani. Tutto questo è immediatamente riscontrabile nella configurazione dei quattro stupendi protagonisti; Bale/Rosenfeld che, ciuffo dopo ciuffo, ricostruisce con la colla il riporto sulla testa per alimentare chissà quale straniata dimensione e offre compiaciuto alla propria amante, come dono supremo e seducente, i vestiti delle clienti abbandonati nelle sue lavanderie; la Adams/Sydney non è una lady, come inizialmente sostiene, non si sa da dove venga, forse dal New Messico; si sa che è disposta a inventare e reinventarsi più volte, ad amare più volte più persone con le forze straordinarie che ha cioè belle gambe e seni sfuggenti, davvero da non perdere; Cooper/DiMaso, farneticante nella continua, arzigogolata prolissità dei suoi sterminati progetti anticorruzione e a casa attento ai suoi riccioli messi in piega con bigodini rosa mentre è perseguitato da madre e fidanzata d’ordinanza; la Lawrence/ Rosalyn, casalinga erotica superba nella sua bionda acconciatura alta tre piani, scatenata nei sensi e nei guai scriteriati che riesce a combinare quando si muove senza freni in un tornado di disastri. A questi aggiungiamo il sindaco Polito di Jeremy Renner che, con un ciuffo più alto di lui, conferma l’importanza per Russel della capigliatura per definire una diversa e inconsueta percezione della realtà. Poi i dieci minuti De Niro (seppur non accreditato, un altro aspetto della virtualità narrativa dell’impianto); è un mafioso della costa est, camicia a quadri, lenti dalla montatura nera e spessa, che ha sentito il profumo dei soldi di un possibile affare e viene a vedere le carte che gli imbroglioni Film dicono di avere in mano; in pochi minuti capisce la pochezza dei suoi interlocutori, si alza e se ne va senza dire una parola, ma basta questo suo gesto per incutere paura, esprimere minacce, ipotizzare ritorsioni sanguinose nel ricordo di ciò che è stato capace di fare in passato: sublime. Come è possibile riassumere questa montagna di idee, di sensazioni, di intrecci, di rapporti, di metafore, di imbrogli e Tutti i film della stagione autenticità? Una cosa è certa: siamo di fronte a una svolta nel cinema americano e quindi, per l’importanza che questo ha, nel cinema in generale. La realtà è cambiata, le relazioni umane sono diventate un’altra cosa, lo diciamo senza dare giudizi; i vecchi canoni sono stati distrutti o modificati, la novità fragorosa, destabilizzante e ricca di energia è data dalla rete telematica e dalle enormi possibilità (forse non ancora ben quantificate né qualificate) che essa rappresenta. È ovvio che il cinema, insieme precursore e attento osservatore della realtà debba e voglia modificare i propri meccanismi, i suoi modi di contatto con essa. La vulnerabilità e le menzogne, la spiritualità più limpida come la materialità più volgare sono i linguaggi attraverso cui il cinema si sta facendo strada verso un nuovo sentimento e un nuovo modo di essere credibile; nel dramma come nella commedia perchè alla base dello studio c’è sempre l’attenzione primaria a come si stia evolvendo la capacità o l’incapacità di essere uomini e donne. La recitazione di questi magnifici attori, soprattutto quella di Bale e della Lawrence è proprio questo, di come i nuovi modi con cui gli esseri umani hanno cominciato a rapportarsi tra loro possano essere accompagnati da nuovi percorsi recitativi, da sguardi che possano esprimere tenetennamenti, nevrosi, convinzioni e misteri, amarezze e slanci che conducano il recitare ancora più avanti, ancora più in là. La grandezza e la profondità di queste nuove cognizioni e di queste nuove emozioni cominciano a intravedersi grazie a film come questo. Fabrizio Moresco OLDBOY (Oldboy) Stati Uniti, 2013 Regia: Spike Lee Produzione: Vertigo Entertainment 40 Acres & A Mule Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 5-12-2013; Milano 5-12-2013) Soggetto: manga omonimo di Nabuaki Minegishi e Garon Tsuchiya Sceneggiatura: Mark Protosevich Direttore della fotografia: Sean Bobbitt Montaggio: Barry Alexander Brown Musiche: Rogue Baños Scenografia: Sharon Seymour Costumi: Ruth E. Carter Effetti: Wildfire VFX Interpreti: Josh Brolin (Joe Doucett), Elizabeth Olsen (Marie Sebastian), Sharlto Copley (Adrian / Lo Straniero), Samuel L. I n una imprecisata città degli States, probabilmente New Orleans, il pubblicitario alcolizzato Joe Doucett, marito infedele e padre distratto di una bambina di tre anni, viene rapito senza un motivo concreto e rinchiuso in un albergo prigione. Nella sua stanza, da Jackson (Chaney), Michael Imperioli (Chucky), Linda Emond (Edwina Burke), James Ransone (Dott. Tom Melby), Richard Portnow (Bernie Sharkey), Pom Klementieff (Haeng-Bok), Lance Reddick (Daniel Newcombe), Max Casella (Jake Preston), Hannah Ware (Donna Hawthorne), Grey Damon (Joe Doucett Giovane), Caitlin Dulany (Emma Pryce), Joe Chrest (Johnny), Ciera Payton (Capri), Brett Lapeyrouse (Chucky giovane), Victoria Geil (Donna giovane),Cinqué Lee (Bellhop), Ilfenesh Hadera (Judy), Gralen Bryant Banks (Capitano Lionel), Steven Hauck (Arthur Pryce), Lizzy DeClement (Amanda Pryce), Elvis Nolasco (Cortez), Erik Gersovitz (Adrian Pryce giovane), Jordan Salloum (Anthony), Rami Malek (Browning), Hannah Simone (Stephanie Lee), Phyllis Montana Leblanc (Grace), Kerry Cahill (Shirley Roos), Douglas M. Griffin (Ken Roos),Carol Sutton (Vera) Durata: 104’ cui non ha contatto con nessuno, è nutrito con un pasto proveniente da un catering cinese e informato di quello che succede nel mondo con notizie provenienti dai telegiornali e dall’organizzazione interna a circuito chiuso. Viene così a conoscenza che la moglie è stata violentata e uccisa (è 8 lui a risultare il principale indiziato) e la figlia data in adozione a una nuova coppia di genitori). Nella stanza viene proiettato un programma di ginnastica da camera che lo aiuta a tenersi in forma e a formulare meglio la sua vendetta per quando sarà il momento. Film La prigionia di Joe dura vent’anni; un giorno, sbarbato e vestito viene lasciato libero e da qui inizia il suo secondo calvario. Joe individua il ristorante cinese da dove provenivano i pasti per la sua detenzione, risale così ai suoi stessi aguzzini che elimina in gran numero, riuscendo a sapere dal loro capo, sotto tortura, l’identità del mandante di tutta la storia. Nel frattempo Joe ha una legame d’amore con Marie Sebastian, ex tossicomane, ora dolcissima ausiliaria di un centro che si occupa di disadattati, di coloro che sono stati dimessi da un ospedale psichiatrico, di persone sole. L’autore del meccanismo infernale è un miliardario inglese, Adrian, che da ragazzo ha frequentato la stessa scuola di Joe e che ha un oscuro passato di sofferenza: il padre infatti, che aveva rapporti di sesso con la sorella ha ucciso lei, la madre, tentato di uccidere anche Adrian stesso e si è poi suicidato. Adrian nella sua mente sconvolta ha individuato il colpevole della sofferenza della sua famiglia proprio in Joe che, avendo Tutti i film della stagione assistito allora all’intimità tra suo padre e la sorella, aveva propagato la notizia in tutta la scuola con le relative, immaginabili conseguenze. Joe doveva così pagare e per questo Adrian ha architettato l’incontro tra il suo ex compagno di scuola e la figlia (falsa era quindi quella lontana adozione) favorendo la loro storia d’amore. La rivelazione rende Joe pazzo dal dolore e dal ribrezzo per quello che ha fatto; Adrian dopo la confessione si uccide con un colpo di pistola. Joe non può fare altro che scrivere una lettera d’addio a Marie e farsi rinchiudere di nuovo, questa volta per sempre, nella sua prigione maledetta. olto probabilmente Spike Lee, sparito dopo Miracolo a S. Anna, opera molto diseguale, tacciata di “revisonismo” da più parti, era a corto di ispirazione; altrettanto probabilmente il mondo di Hollywood è talvolta, o spesso, a corto d’idee, a parte le megaproduzioni stellari, vere e proprie operazioni basate sul dollaro. M Nulla di meglio, in questi casi, che affidarsi a un remake, qui il lavoro omonimo del coreano Park Chan-Wook, considerato da molti un capolavoro, molto amato da Tarantino e da lui sostenuto a Cannes 2004 al Premio della Giuria. A questo aggiungiamo quanto tutto sia stato fortemente voluto dal protagonista, Josh Brolin, che ha messo la sua forza creativa e la sua sensibilità professionale al servizio di sceneggiatore e regista per offrire una concentrazione superba e di grande sacrificio: Brolin ha unito l’attesa assoluta della vendetta e l’incubo della disperazione in una prova d’attore difficilmente eguagliabile. Detto questo, però, ci fermiamo, perchè la costruzione fumettistica del film, sopraffatta dalle iperboli e dai continui eccessi davvero sopra le righe produce stanchezza e incredulità e, comunque, non rispecchia la personalità degli autori il cui lavoro è il chiaro risultato di una partecipazione studiata su commissione. La bravura è solo del protagonista. Fabrizio Moresco DIETRO I CANDELABRI (Behind the Candelabra) Stati Uniti, 2013 Regia: Steven Soderbergh Produzione: HBO Films Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 5-12-2013; Milano 5-12-2013) Soggetto: dal libro di memorie “Dietro i candelabri. La scandalosa vita di Valentino Liberace, il più grande showman di tutti i tempi” di Scott Thorson e Alex Thorleifson Sceneggiatura: Richard LaGravenese Direttore della fotografia: Steven Soderbergh Montaggio: Steven Soderbergh Musiche: Marvin Hamlisch Scenografia: Howard Cummings Costumi: Ellen Mirojnick Effetti: Josh Hakian V alentino Liberace (in arte Liberace) è uno showman e pianista famosissimo sin dagli anni Cinquanta. Le sue capacità di intrattenitore televisivo e teatrale sono indiscusse. Al termine di uno spettacolo, nel 1977, gli viene presentato il giovane Scott Thorson. Scott è un ragazzo adottato, che ama gli animali e vorrebbe diventare veterinario. Tra i due nasce da subito una relazione profonda, che porta Scott a trasferirsi definitivamente nella casa di Las Vegas di Liberace. Basta poco a far sì che l’e- Interpreti: Michael Douglas (Liberace), Matt Damon (Scott Thorson), Dan Aykroyd (Seymour Heller), Scott Bakula (Bob Nero), Rob Lowe (Dott. Jack Startz), Debbie Reynolds (Frances Liberace),Tom Papa (Ray Arnett), Paul Reiser (Mr. Felder), Bruce Ramsay (Carlucci), Nicky Katt (Mr. Y), Cheyenne Jackson (Billy Leatherwood), Mike O’Malley (Tracy Schnelker), Boyd Holbrook (Cary James), Jane Morris (Rose), Garrett M. Brown (Joe Carracappa), Eric Zuckerman (Schumacher), Deborah Lacey (Gladys), Barbara Brownell (Angie Liberace), Nikea Gamby-Turner (Dorothy), Pat Asanti (George Liberace), Casey Kramer (Dora Liberace), Kiff VandenHeuvel (Wayne), Shaunt Benjamin (Raymond Carrillo), Jerry Clarke (Dott. Ronald Daniels) Durata: 118’ gocentrico uomo di successo plasmi a suo piacimento l’ingenuo, devoto e innamorato Scott. Il ragazzo, del resto, sperimenta per la prima volta in vita sua la comunione e connessione profonda con un’altra persona, che diventa per lui un amante, un amico e un padre. Lo showman lo conquista con regali e attenzioni, chiedendo in cambio fedeltà, affetto e la promessa di mantenere segreta la sua omosessualità. L’idillio dura a lungo, cinque anni, in cui i due sono sempre insieme, sul lavoro e nella vita privata, al punto da spingere Liberace ad avviare le 9 pratiche per l’adozione. Pur di compiacere in tutto e per tutto l’uomo che è diventato il suo intero mondo e di cui si è reso prigioniero volontario, Scott arriva a rifarsi il viso per assomigliare a lui con interventi di chirurgia estetica e a sviluppare una dipendenza da anfetamine per mantenere la linea. Col passare del tempo emergono le differenze fra i due: Liberace propenso a stare in compagnia del solo Scottie e quest’ ultimo, essendo più giovane, desideroso di condurre una vita più sociale. La noia di una quotidianità alimentata da solo sfarzo Film porta così Scott ad abusare di cocaina. Liberace, nel frattempo, è talmente preso da se stesso, dal suo narcisismo sfrenato e dalla paura di invecchiare, da non essere in grado di preservare il compagno dalla deriva intrapresa. I rapporti fra i due si raffreddano, quindi, precipitosamente: Liberace si affeziona a un giovane ballerino e Scott, divorato dagli effetti dalla dipendenza della coca, diventa sempre più paranoico e ingestibile. La rottura è all’angolo e Scott viene a sapere del tradimento di Liberace, a conferma dei suoi timori. Liquidato con una somma forfettaria, il giovane prova a reagire ribellandosi, ma a nulla serve. Portata la questione a giudizio, riesce ad ottenere poco e niente delle tante promesse fatte da Liberace, che di fronte agli avvocati nega qualsiasi tipo di coinvolgimento. Scott disperato si fa da parte e cerca di ricostruirsi una vita. Dopo anni Liberace, malato di Aids, sul letto di morte, chiama al suo capezzale Scott, chiedendogli perdono. ietro i candelabri di Steven Soderbergh, ripercorre la relazione tra il musicista e il suo giovane amante Scott Thorson, a partire dal libro Behind the Candelabra: My Life with Liberace, memorie dello stesso Thorson. Il film, sceneggiato da Richard LaGravenese è una storia d’amore, intensa e con momenti di inaspettata dolcezza, in cui la relazione omosessuale è trattata perfino con toni di quotidianità coniugale. La pellicola, rifiutata dalle grandi major hollywoodiane, perché dai contenuti omosessuali ritenuti troppo diretti, è riuscita a essere portata a termine grazie all’emittente televisiva HBO, che l’ha finanziata garantendo la piena libertà creativa al regista. Il film ha poco delle classiche “biopic” e non ci racconta la vita dello showman cogliendolo all’apice del successo, ma sull’orlo dei sessant’anni, nel momento in cui si fa prendere dalla più intensa relazione della sua vita. Liberace non è però solo il personaggio che ha fatto del kitsch il suo marchio, come appunto i candelabri su pianoforti luccicanti e i suoi sfarzosi abiti di pelliccia e diamanti. È anche un gay che deve nascondere le proprie tendenze sessuali. Perché, nonostante la liberazione dei costumi avviata alla fine degli anni Sessanta, il mondo dello star system voleva poter continuare a venderlo al pubblico più vasto possibile. La sua fama si basava sul fascino e sul gradimento della sua arte di pianista da intrattenimento, specie dalle spettatrici televisive, sempre in attesa che trovasse la donna giusta. Il negare ciò che è evidente, sottolineato invece dagli atteggiamenti propri di ogni sua esibizione D Tutti i film della stagione pubblica, diventa il gioco complesso con cui anche Soderbergh si deve confrontare. L’omosessualità è dunque la principale chiave di lettura del film: il pianoforte, ragione del successo di Liberace, ricopre un ruolo decisamente secondario. L’artista viene rappresentato come un libertino sfrenato, amante del lusso e della trasgressione sessuale, nonostante, nel 1957, avesse querelato il Daily Mirror per aver fatto allusioni sulla sua omosessualità. La storia personale, molto divertente nelle descrizioni dello show man, diventa dolorosa e commovente invece per come racconta la solitudine di un artista costretto a nascondere la propria identità più intima, diventando vittima di un sistema da lui protetto e creato. Quasi una pellicola di denuncia sulle crudeltà dello star system. Il film è un capolavoro di meticolosa ricostruzione di ambienti privati e pubblici e degli spettacoli, degli arredi e degli abiti di scena e del trucco. Il risultato finale è un effetto di lusso sfrenato, dove il pacchiano più sfavillante domina, polarizzando la visione e cancellando ogni senso critico, immergendoci in un allora assurdo, ma realmente esistito, piccolo universo: quello di Liberace. È tutto verificabile, da musei, a documenti, video e materiale fotografico, analizzato con professionalità da Soderbergh e dal suo staff di addetti ai lavori. Viene però da chiedersi se il regista abbia voluto rappresentare anche altro con questo film. Una storia d’amore e sopraffazione tra il grande e fantasioso artista e un giovane che aveva la metà dei suoi anni. Il film non butta via niente e amalgama tutto il meglio e il peggio della storia con abilità e precisione, non rinunciando alle esasperazioni, osservando cosa davvero si agiti dietro i candelabri di una vita. Sebbene il vero epilogo sia l’addio sul letto di morte tra i due amanti, il trionfalistico finale con Liberace in volo e Scott in estasi è certamente un’esagerazione. E Soderbergh nonostante avesse dichiarato di ritirarsi dalle scene, continua a osare. Offre infatti a due icone della mascolinità, un vecchio sex simbol come Michael Douglas e l’inflazionato Matt Damon, i ruoli dei due protagonisti, chiedendo loro di offrire credibilità a due personaggi che vivono una storia d’amore appassionata e coinvolgente. Il film deve tutto alla loro interpretazione, spontaneamente sopra le righe, eccellente in ogni sfaccettatura. Sia quella di Douglas, capace di rendere umano e perfino simpatico un personaggio che, per le sue azioni, potrebbe risultare odioso. Sia quella di Damon, che a quarant’anni accetta la sfida di interpretare un personaggio molto più giovane, senza che la cosa risulti mai ridicola. Michael Douglas, tornato finalmente alla ribalta, è superbo nel diventare in tutto e per tutto Liberace, modulando il tono della voce e atteggiandosi a navigato istrione. Il suo è un personaggio composito, pieno di contraddizioni, profondamente dissoluto, ma anche generoso, malinconico e divertente. Nonostante la storia descritta abbia delle morbosità, lo sceneggiatore ha saputo renderla davvero toccante. Il cast di supporto, da Debbie Reynolds nei panni dell’ingombrante madre, a un irriconoscibile Rob Lowe, in quelli del viscido chirurgo plastico, è fondamentale non meno dei protagonisti. Scenografie curate e costumi riprodotti nei minimi dettagli, completano la scintillante confezione di un film coraggioso. Veronica Barteri SMETTO QUANDO VOGLIO Italia 2013 Regia: Sydney Sibilia Produzione: Domenico Procacci e Matteo Rovere per Fandango, Ascent Film, con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 6-2-2014; Milano 6-2-2014) Soggetto: Valerio Attanasio, Sydney Sibilia Sceneggiatura: Valerio Attanasio, Andrea Garello, Sydney Sibilia Direttore della fotografia: Vladan Radovic Montaggio: Gianni Vezzosi Musiche: Andrea Farri Scenografia: Alessandro Vannucci Costumi: Francesca Vecchi, Roberta Vecchi Interpreti: Edoardo Leo (Pietro), Valeria Solarino (Giulia), Valerio Aprea (Mattia), Paolo Calabresi (Arturo), Libero De Rienzo (Bartolomeo), Stefano Fresi (Alberto), Lorenzo Lavia (Giorgio), Pietro Sermonti (Andrea), Neri Marcorè (Murena), Guglielmo Favilla (Ragazzo Gay), Majlinda Agaj (Angelica) Durata: 100’ 10 Film L a storia prende le mosse da un ricercatore universitario trentasettenne, Pietro, un genio della neurobiologia che ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo. Ma non è sufficiente; l’importanza della ricerca non viene capita dai docenti della commissione che dovrebbe finanziarla. Con i tagli all’università, non gli rinnovano l’assegno di ricerca anche grazie alla noncuranza del professore che lo segue. Pietro, quindi, non solo non ottiene l’agognato contratto a tempo indeterminato, ma viene licenziato. Il giovane decide di mentire alla sua compagna Giulia e di dirle che lo hanno assunto a tempo indeterminato. Cosa può fare ora per sopravvivere un ragazzo che ha sempre e solo studiato? Pietro ha un’idea: utilizzare l’algoritmo per creare una nuova droga sfruttando una molecola non ancora inserita dal Ministero della Salute fra quelle proibite. L’idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale che non si era mi vista prima. E così Pietro recluta le migliori menti tra i suoi ex colleghi che vivono ai margini della società, costretti a fare lavori inadeguati rispetto ai loro studi: Mattia e Giorgio, latinisti, fanno i benzinai, Alberto è un brillante chimico che fa il lavapiatti in un ristorante cinese, Bartolomeo è un economista che cerca di sfruttare le sue conoscenze facendo il giocatore di poker, Arturo è un archeologo che è costretto a lavorare per strada facendo la supervisione agli scavi insieme a un gruppo di operai, Andrea è un antropologo che cerca lavoro in uno sfasciacarrozze nascondendo la sua laurea. Grazie alle competenze di ciascuno dei suoi amici, Pietro riesce a produrre una droga molto potente e a venderla. Fin dalla prima serata in una discoteca, i soldi arrivano, e ne arrivano anche tanti. Per non dare nell’occhio, Pietro ordina ai suoi amici e soci di non cambiare stile di vita. Intanto Giulia, che lavora in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti, viene a sapere della nuova sostanza. A casa ne parla a Pietro che finge di non saperne nulla. Nel frattempo, Pietro e i suoi soci stanno dando fastidio al boss che gestisce il mercato delle droghe, “Er Murena”. Le cose diventano tragicomiche quando Alberto inizia a prendere le pillole da lui stesso prodotte mostrando un crescente stato di alterazione. Ma, anche agli altri componenti della banda, l’improvvisa ricchezza inizia a dare alla testa. Il gruppo prende alloggio in una lussuosa suite di un hotel dove non si fa mancare la compagnia di escort russe. Grazie all’improvvisa fama tra gli ambienti di manager e imprenditori, Tutti i film della stagione a Pietro viene offerta l’occasione di entrare in un giro riservato di feste private. A una festa, Pietro incontra perfino il suo ex professore. Ma quella stessa notte la situazione gli sfugge di mano e finisce a letto con una escort. Intanto Giulia ha capito tutto e decide di andarsene di casa rivelando oltretutto a Pietro di essere incinta. Nel tentativo di fare pace con lei, il giovane la invita a cena fuori riservando un ristorante intero. Ma sul più bello si presenta “Er Murena” che fa i complimenti a Pietro per la qualità della droga e gliene ordina dieci chili per due giorni dopo. Poi prende Giulia in ostaggio e gli dice che libererà la ragazza solo quando avrà la droga. Le cose precipitano quando Pietro riceve la telefonata di Alberto che gli dice di aver avuto un incidente con la sua nuova coupé. La polizia trova nella macchina mezzo chilo di droga; il chimico viene portato alla centrale. Ma la banda ora deve fabbricare i dieci chili di droga in poche ore. Decidono quindi di rapinare una farmacia. Durante il tentativo di rapina, il farmacista riconosce Pietro che poco tempo prima gli aveva fatto un esame: per sbaglio parte un colpo che ferisce il giovane farmacista. Non sapendo che fare, Pietro somministra al ragazzo alcune sostanze che dovrebbero cancellargli la memoria. Intanto l’incontro col “Er Murena” viene fissato al matrimonio di Bartolomeo con una ragazza di etnia “sinti”. Alla cerimonia saranno presenti delle persone più pericolose del boss. All’incontro, “Er Murena” rivela di essere un ingegnere che per sopravvivere ha dovuto cambiare mestiere. Pietro gli consegna le pasticche di droga, solo che si tratta di pastiglie di zucchero. “Murena” le vuole provare e chiede dello champagne: gli viene portato un flute con lo champagne in cui è immersa già la droga (ma si tratta dell’unica vera pasticca rimasta a Pietro, la prima prodotta come campione). Convinto di aver ricevuto la droga, il boss rilascia Giulia. Ma Pietro aveva fatto un accordo con la polizia: se lui avrebbe consegnato “Murena” in cambio i suoi amici avrebbero ottenuto l’immunità. Non potendo però far sorprendere il boss con la droga (le pasticche che gli ha consegnato sono di zucchero), Pietro fa in modo che durante lo scambio i suoi amici della banda nascondessero il farmacista, ferito e svenuto, nel bagagliaio della sua auto. Quindi Er Murena viene arrestato per sequestro di persona. Nella scena finale vediamo Pietro in prigione insegnare chimica agli altri detenuti. Quando la compagna va a trovarlo con il figlio, lui le dice che tra un anno potrebbe uscire per buona condotta. Giulia gli dice però che lo stipendio da 11 insegnante del carcere gli serve. Pietro quindi le rivela di avere un piano per non uscire così presto dal carcere. a ricercatori (universitari) a ricercati (criminali). Nell’epoca in cui ci troviamo a vivere, il passo tra i due improbabili estremi è breve. E questa volta tutto da ridere. Smetto quando voglio è una bellissima scoperta, esilarante e intelligente commedia diretta da un sorprendente giovane regista al suo esordio in un lungometraggio, il salernitano Sydney Sibilia, abile filmaker capace di mescolare fiction statunitensi di successo come Breaking Bad con la migliore tradizione della commedia all’italiana, da I soliti ignoti, a La banda degli onesti. Sette nerd d’oro, sette criminali pasticcioni e coltissimi alle prese con una inaspettata pioggia di bigliettoni. Il resto sono risate. Non c’è che dire, il giovane Sydney Sibilla ha colto nel segno al suo primo lungometraggio. Niente male davvero per un giovane classe 1981. Una mente capace come una spugna di assorbire suggestioni provenienti dal meglio delle serie tv americane (oltre a Breaking Bad, un’altra dichiarata fonte d’ispirazione è The Big Bang Theory) e di mescolarla con la realtà, quella della commedia all’italiana. Il punto di partenza è stato un articolo di giornale in cui si parlava di due netturbini laureati con 110 e lode e con tanto di master che discutevano di filosofia mentre pulivano le strade. Un’immagine che continuava a puntellare la mente del giovane filmaker, solo una suggestione che era però una sintesi di quello che sta accadendo oggi in Italia tra tagli alla ricerca e sulle conseguenze che hanno per (ex) ragazzi che hanno studiato per una vita e che si ritrovano alla soglia dei quaranta (ma anche oltre) senza lavoro né prospettive. La (triste) realtà è stata contaminata poi con le suggestioni delle serie tv. Scusandosi per il paragone alto, il regista ha dichiarato di aver fatto con i prodotti americani quello che Tarantino fa con i suoi B movies italiani preferiti, usando e citando quello che più gli piaceva (a definirlo un film “ultracitazionista” è lui stesso). Con una gran dose di furbizia e preparazione, Sibilia è rimasto colpito dal fatto che in Italia una droga, per essere definita tale deve essere inserita nell’elenco delle molecole illegali del Ministero della Salute. Se una molecola non è in quella tabella allora non è considerata illegale. Solo nel 2012 sono state scoperte più di 240 nuove sostanze; le forze dell’ordine devono aggiornare in continuazione l’elenco, ma D Film a fatica stanno dietro a quello che viene continuamente creato. Politicamente scorretto, ricco di originale inventiva comica, energico e fulminante come i suoi dialoghi, il film accende la sua miccia fin dalle prime scene e arriva alla deflagrazione finale senza un attimo di stanchezza (la rapina in farmacia con le baionette della campagna napoleonica è una delle scene più divertenti degli ultimi anni). Il ritmo resta alto, gli attori (in testa a tutti il protagonista Edoardo Leo, seguito a ruota da uno scatenato Tutti i film della stagione Stefano Fresi nei panni di un lavapiatti corpulento, genio della chimica computazionale) hanno la bravura di reggere il ritmo di situazioni esilaranti, le scelte di regia azzardano qualcosa in più rispetto alla media delle commediole italiane (tra macchina a mano, ralenti, fotografia dai toni cromatici accesi). Oltre al regista e ai suoi abili sceneggiatori (Valerio Attanasio e Andrea Garello), i meriti vanno alla ritrovata voglia di investire sul nuovo del produttore Domenico Procacci che è tornato a scommettere su un talento fresco, coadiuvato dal coraggio del coproduttore Matteo Rovere. La critica sociale, la frecciatina politicamente scorretta c’è solo di striscio (con quel vecchio “barone” universitario così colluso con la politica), perché l’intento è solo intrattenere e divertire, e Smetto quando voglio lo fa benissimo. Ci auguriamo solo che il giovane Sibilia non prenda alla lettera il titolo della sua pellicola e, per ora, non smetta di fare film. Elena Bartoni HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO (The Hunger Games: Catching Fire) Stati Uniti, 2013 Regia: Francis Lawrence Produzione: Color Force Distribuzione: Universal Pictures International Italia Prima: (Roma 27-11-2013; Milano 27-11-2013) Soggetto: dal romanzo “Hunger Games: La ragazza di fuoco” di Suzanne Collins Sceneggiatura: Simon Beaufoy,Michael Arndt Direttore della fotografia: Jo Willems Montaggio: Alan Edward Bell Musiche: James Newton Howard Scenografia: Philip Messina Costumi: Trish Summerville Effetti: Rodeao FX, Gentle Giant Studios Inc., Fuel VFX, Double Negative, Weta Digital Ltd. Interpreti: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson l film riprende il filo della narrazione dalla fine del primo episodio con il ritorno a casa di Katniss Everdeen, uscita vittoriosa dalla 74ma edizione degli Hunger Games insieme al suo compagno, il ‘tributo’ Peeta Mellarck. Ora i due alloggiano nel “Villaggio dei Vincitori” nel Distretto 12 con il loro mentore Haymitch. Katniss e Peeta devono intraprendere il ‘Tour dei Vincitori’, un viaggio attraverso tutti i distretti per ricordare coloro che sono morti nei giochi. Prima di partire Katniss riceve la visita del Presidente Snow che le intima di continuare a fingere di essere innamorata di Peeta. In caso contrario, lascia intendere che darebbe il via a una rivolta che porterebbe a milioni di morti. Katniss incontra Peeta e davanti alle telecamere di Capitol City, finge di esserne innamorata. Durante il viaggio, Katniss capisce che la ribellione tra la popolazione dei distretti è latente ma che Capitol City cerca di mantenere con qualsiasi mezzo repressivo il controllo. La prima tappa del Tour è il Distretto 11, dove Katniss rimane sconvolta I (Peeta Mellark), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Sam Claflin (Finnick Odair), Alan Ritchson (Gloss), Jena Malone (Johanna Mason), Stanley Tucci (Caeser Flickerman),Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee), Donald Sutherland (Presidente Snow),Toby Jones (Claudius Templesmith),Willow Shields (Primrose Everdeen), Amanda Plummer (Wiress), Jeffrey Wright (Beetee), Lenny Kravitz (Cinna), Paula Malcomson (Madre di Katniss), Meta Golding (Enobaria), Lynn Cohen (Mags), Maria Howell (Seeder), Bruce Bundy (Octavia), Stephanie Leigh Schlund (Cashmere), Bruno Gunn (Brutus), Nelson Ascencio (Flavius), Patrick St. Esprit (Romulus Thread), E. Roger Mitchell (Chaff), Elena Sanchez (Cecelia),Wilbur Fitzgerald (Cray), Bobby Jordan (Blight), John Casino (Woof) Durata: 142’ nel vedere come i tentativi di ribellione vengano soffocati nel sangue dai Pacificatori. L’episodio si ripete anche negli altri Distretti e Katniss è costretta a restare al suo posto. Intanto la finta storia d’amore tra Katniss e Peeta comincia a non essere creduta. Per far in modo che venga considerata vera, la ragazza propone di sposarsi con Peeta. Durante la chiusura del Tour, Katniss incontra Plutarch Heavensbee, capo stratega. Tornata a casa, la ragazza scopre che il suo Distretto è mira dei Pacificatori che impongono regole severe agli abitanti. Il suo amico Gale Hawthorne viene frustato, ma Katniss lo protegge. Intanto il Presidente Snow sta preparando la 75ma edizione speciale dei Giochi e comincia a pensare all’eliminazione di tutti i vincitori delle precedenti edizioni. Ogni 25 anni a Capitol City vengono indetti i Giochi della Memoria: Snow decide che questa volta i tributi saranno sorteggiati tra i vincitori delle stagioni precedenti. Katniss è sconvolta perché sa di essere destinata a tornare nell’arena. La ragazza si reca poi da Haymitch e lo prega di fare di tutto perché 12 Peeta resti vivo. Alla mietitura Haymitch viene estratto come tributo ma Peeta si offre volontario. Katniss e Peeta vengono messi in guardia: questa volta avranno a che fare con assassini esperti. Ma Katniss mostra la sua grande abilità col tiro l’arco attirando l’attenzione degli altri tributi che la vorrebbero come alleata. Sul palco, durante l’intervista col conduttore dei giochi Caesar Flickerman, Cinna, lo stilista di Katniss, le fa vestire l’abito da sposa che avrebbe dovuto indossare al matrimonio con Peeta. Quando la ragazza inizia a ruotare su stessa, l’abito diventa nero e sulle spalle le spuntano due ali della Ghiandaia Imitatrice. Peeta annuncia in diretta la finta gravidanza della sua fidanzata: gli spettatori vorrebbero l’annullamento dei giochi. Cinna accompagna Katniss nell’arena, ma viene ucciso mentre la ragazza viene portata all’interno. Katniss e Peeta si alleano con i tributi Finnick e Mags. All’inizio dei giochi, i quattro vengono sopraffatti da una nebbia velenosa; per salvare gli altri Mags si sacrifica. Subito dopo, i tre sopravvissuti vengono attaccati Film da scimmie fameliche e da un gruppo di Ghiandaie Imitatrici. Tornati alla spiaggia, i tre si uniscono a Johanna Mason e ad altri due tributi, Wiress e Beete. Katniss viene a scoprire che l’arena è strutturata come un orologio: ogni ora accade un evento in una specifica zona. Beetee dice che vuole sfruttare il fulmine che colpirà un determinato albero a mezzanotte per uccidere i favoriti. Uno di loro però uccide Wiress, ma viene poi ucciso da Katniss. Peeta regala a Katniss un ciondolo e le rivela i suoi sentimenti. Quella notte, mettono in atto il piano. Durante l’impatto del fulmine, Katniss lega un filo conduttore a una freccia e la lancia sulla cupola soprastante l’arena facendola esplodere. I tributi vengono prelevati dall’arena. Katniss si risveglia al fianco di Beetee svenuto e viene a sapere che Peeta è prigioniero a Capitol City con Johanna. Katniss colpisce Haymich perché non ha mantenuto la promessa di proteggere Peeta, ma interviene Plutarch che la fa addormentare. Quando si risveglia Katniss trova Gale accanto a lei e scopre che il Distretto 12 è stato distrutto. Gli Hunger Games sono finiti ma la guerra con il Presidente Snow continua. ’ottava edizione del Festival di Roma ha fatto parlare di sé per il grande successo di pubblico nel giorno in cui il film più atteso è arrivato nella sezione Fuori Concorso: Hunger Games – La ragazza di fuoco, sequel della pellicola del 2012, tratta l’omonimo romanzo di Suzanne Collins, che con i suoi 408 milioni di dollari incassati solo negli Stati Uniti e i 278 guadagnati nel resto del mondo, è diventato un fenomeno di risonanza mondiale. Siamo di nuovo nella realtà distopica di Panem, nei suoi 12 Distretti oppressi e nella scintillante Capitol City. Il film porta sullo schermo il secondo capitolo della trilogia della Collins con un grande spiegamento di forze e un budget superiore rispetto al primo film. Nel passaggio dalla prima alla seconda avventura, il personaggio di Katniss subisce un cambiamento radicale, da ragazza altruista a donna forte, consapevole di lottare per la sua gente. Questa volta l’eroina viene coinvolta suo malgrado nella mietitura per un’edizione dei Giochi progettata apposta per la sua eliminazione dalle autorità che la considerano una minaccia. Il terreno di gara si adegua alla durezza della nuova sfida: una giungla impervia con uno specchio d’acqua al centro suddiviso in settori che rappresentano le ore del giorno, un agone che può essere fatto girare L Tutti i film della stagione come un orologio mortale mentre i guerrieri lottano per la sopravvivenza. Di nuovo due mondi contrastanti in stridente opposizione, Panem con i suoi grintosi Distretti sottomessi e la scintillante Capitol City ricca di glamour (dove si bevono bibitoni fatti apposta per vomitare e ricominciare a rimpinzarsi) e dipendente dagli spettacoli televisivi ideati con l’unico scopo di distrarre la gente dei Distretti che soffre la fame. E la metafora della distrazione di massa per allontanare la popolazione dalle preoccupazioni delle proprie miserie in questo film rafforza la sua forza di suggestione. Certamente la scelta del regista Francis Lawrence (nessuna parentela con la diva protagonista), che ha già dimostrato di saper rendere visivamente accattivante una realtà apocalittica nel kolossal Io sono leggenda con Will Smith, si è rivelata vincente. Coadiuvato dagli sceneggiatori Simon Beaufoy e Michael Debruyn e dalla stessa Suzanne Collins, Lawrence ha dimostrato indubbie capacità di reggere il timone di un film così atteso e di essere un degno (se non superiore) sostituto del suo predecessore Gary Ross. Gli innumerevoli ostacoli messi sul campo meritano attenzione se non altro per la resa scenica: nebbia tossica capace di provocare disastrose eruzioni cutanee, fulmini devastanti, pioggia di sangue, e poi le minacce del regno animale come scimmie violente e inquietanti Ghiandaie Imitatrici. Il campo di battaglia messo in scena è un palcoscenico degno dell’importanza della lotta. La grande qualità tecnica delle immagini, enfatizzata dall’uso della tecnologia delle telecamere IMAX, 13 rende l’agone dei giochi più accattivante e coinvolgente del precedente. Oltre alle imponenti scenografie, ai bellissimi costumi e a una colonna sonora da Oscar, un cast stellare completa la confezione, a partire dalla sua punta di diamante, un Katniss-Jennifer Lawrence sempre più consapevole del suo talento e carisma. Ad accompagnarla nell’avventura i due suoi uomini, l’inseparabile Tributo Peeta, che ha condiviso con lei la vittoria del primo capitolo interpretato da Josh Hutcherson, e il prestante Gale Hawthorne l’anima gemella che la protagonista era stata costretta a lasciarsi alle spalle, cui offre il volto il bel Liam Hemsworth. Il trio di star del primo film compone nuovamente il team di Katniss: la popstar Lenny Kravitz, il veterano Woody Harrelson e una colorata e kitsch Elizabeth Banks. Infine un duo di potenti d’eccezione come Donald Sutherland, che riprende il ruolo del Presidente Snow con accresciuta crudeltà, e la new entry Philip Seymour Hoffman nei panni di una delle nuove invenzioni più riuscite di questo secondo capitolo, Plutarc Heavensbee, vero stratega dei nuovi Hunger Games con il compito chiave di architettare tutte le forme di tradimento possibili. Menzione speciale per quel campione di istrionismo che risponde al nome di Stanley Tucci, chiamato nuovamente a interpretare il ruolo del conduttore televisivo Caesar Flickerman, l’uomo capace di trasformare uno spietato gioco al massacro in uno spettacolo televisivo rutilante. Ed è certamente uno spettacolo abbagliante e di sicuro colpo al box-office questo secondo film della saga, che fa leva sul grande impatto visivo richiesto Film dall’epicità del racconto. Come ogni capitolo secondo di una trilogia, il finale è volutamente aperto, in attesa del terzo capitolo che (come ormai è di moda) sarà diviso in due parti. Non possiamo infine non notare un’altra straordinaria corrispondenza, quella Tutti i film della stagione tra la Lawrence- Katniss, eroina simbolo di speranza per una nazione sottomessa e dilaniata dalla sofferenza, capace di alternare ombrosità, riflessività e smania di ribellione, e la Lawrence-diva, acclamata, come fosse davvero una guerriera paladina della libertà, da orde di ragazzine urlanti (ma d’altronde l’adolescenza non è l’età della ribellione?) e capaci di sostare ore e ore davanti alle transenne dell’ultimo Festival di Roma solo per godere di un fugace passaggio della star. Elena Bartoni 300 – L’ALBA DI UN IMPERO (300: Rise of an Empire) Stati Uniti, 2014 Regia: Noam Murro Produzione: Gianni Munnari, Mark Canton, Zack Snyder, Deborah Snyder, Bernie Goldman per Cruel and Unusual Films, Atmosphere Entertainment MM, Hollywood Gang Productions Distribuzione: Warner Bros Pictures Italia Prima: (Roma 6-3-2014; Milano 6-3-2014) Soggetto: dalla Graphic Novel “Xerxes” di Frank Miller Sceneggiatura: Zack Snyder, Kurt Johnstad Direttore della fotografia: Simon Duggan Montaggio: Wyatt Smith, David Brenner Musiche: Junkle XL Scenografia: Patrick Tatopoulos Costumi: Alexandra Byrne L a storia si svolge lungo continui e prolungati flash-back che raccontano i dieci anni fondamentali delle guerre tra i Persiani invasori e le città stato greche che per la prima volta superano il loro improduttivo isolazionismo e insieme respingono il nemico. Siamo quindi tra il 490 e il 480 a.c.. A Maratona il condottiero ateniese Temistocle scocca la freccia fatale che uccide il re Dario e provoca un tale, ossessivo desiderio di vendetta e rivalsa nel figlio Serse da indirizzare profondamente gli avvenimenti successivi. Al vendicativo Serse fa buona compagnia il personaggio di Artemisia che ha alle spalle un passato di violenze e umiliazioni da parte dei Greci, superate col divenire una guerriera invincibile nell’uso delle armi, del comando e del sesso. Lo scontro tra Persiani e Greci tocca il culmine dieci anni dopo Maratona: alle Termopili i 300 di Leonida sono massacrati per il tradimento di un gobbo che insegna al nemico il sentiero adatto ad aggirare gli eroi di Sparta; la moglie di Leonida, Gorgo, inizialmente rifiuta di proseguire la guerra e di chiedere ulteriori sacrifici alla sua città, poi si schiererà decisamente a fianco di Temistocle nella battaglia finale di Salamina. Nel frattempo, Artemisia e Temistocle hanno avuto un incontro politico diplomatico risoltosi in un corpo a corpo di sesso e Effetti: Richard E. Hollander, John ‘D.J.’ DesJardin, Fractured FX, Scanline VFX, MPC, Cinesite, Gener8, Centroid Motion Capture, Rhythm & Hues, The Third Floor Interpreti: Sullivan Stapleton (Temistocle), Eva Green (Artemisia), Lena Headey (Gorgo, Regina di Sparta), David Wenham (Dilios), Hans Matheson (Aesyklos), Rodrigo Santoro (Serse), Callan Mulvey (Scyllias), Jack O’Connell (Calisto), Andrew Tiernan (Efialte), Yigal Naor (Re Dario), Andrew Pleavin (Daxos), Ben Turner (Generale Artaferne), Ashraf Barhoum (Generale Bandari), Christopher Sciueref (Generale Kashani),Caitlin Carmichael (Artemisia a 8 anni), Jade Chynoweth (Artemesia a 13 anni) Durata: 102’ violenza che ha lasciato i due contendenti più nemici di prima. A Salamina le veloci imbarcazioni greche hanno la meglio sui pesanti vascelli persiani; nel duello finale Temistocle uccide Artemisia; è il segno che manda il nemico in rotta e consacra definitivamente la riconquistata libertà greca. osa dire? Che ogni epoca ha la sua cinematografia dedicata agli episodi antichi di Grecia e Roma: così è stato in America con la MGM di Mayer e Irvin Thalberg negli anni del muto, così in Italia nello stesso periodo con i vari Cabiria e Quo Vadis? e il regista Pastrone e poi ancora nel nostro Paese intorno agli anni ‘50 quando le due cinematografie, l’americana e la nostra, si unirono nello sfruttamento dei minori costi di Cinecittà e di altri teatri per produurre film di sfondo storico, religioso, mitologico, i cosiddetti “peplum” o, in maniera ancora più canzonatoria, i “sandaloni”. Quelli di oggi rientrano, naturalmente, in una rilettura attraverso la lente della totale gestione tecnologica di fatti, eventi, scene, gesta e storie. Questo è posto al centro della narrazione filmica, è questo che interessa e sostituisce ogni possibile veridicità storica i cui brandelli di infedeltà erano allora perdonati con un sorriso di indulgenza, oggi non interessano nessuno. Il tripudio di bru- C 14 talità nella cui indifferenza sono fatti a pezzi corpi e membra, le secchiate di sangue che innaffiano i campi di battaglia e i ponti delle navi da combattimento realizzano una nuova creatività che attinge dal fumetto, dalle serie televisive e si avvicina a grandi passi al videogioco: è un effetto di quell’inventiva continua che, in fin dei conti, relega le azioni vere e proprie degli eroi un po’ sullo sfondo. I personaggi stessi stanno al gioco di deriva splatter in cui il videogame pare in più punti tracimare: la scena di sesso tra Temistocle e Artemisia è una specie della vecchia greco/romana infarcita e impreziosita da sussulti, sguardi torbidi e labbra umide e mordaci e poi Artemisia che taglia la testa a un nemico, la bacia e la getta in mare e ancora il look depilato di Serse...potremmo continuare a lungo nella dimostrazione di come il racconto, tratto da un fumetto, ne prenda tutti gli aspetti peggiorandone le connotazioni a cominciare dai dialoghi che non si sa se dovrebbero fare piu ridere o vergognare. Tant’è, questo è un pezzo del cinema che c’è oggi; godiamoci l’agile sinuosità di Eva Green anche nelle scene di battaglia, godiamoci le bellissime invenzioni degli scontri navali in cui le onde del mare, le navi e i guerrieri esaltano al massimo le fantasie e le intonazioni cromatiche di immagini costruite come fossero incubi e paure. Fabrizio Moresco Film Tutti i film della stagione I, FRANKENSTEIN (I, Frankenstein) Stati Uniti, Australia, 2013 Regia: Stuart Beattle Produzione: Hopscotch Features, Lakeshore Entertainment, Lionsgate, Sidney Kimmel, Entertainment Production Distribuzione: Koch Media Prima: (Roma 23-1-2014; Milano 23-1-2014) Soggetto: dai personaggi creati da Mary Shelley e dalla Graphic Novel di Kevin Grevioux Sceneggiatura: Kevin Grevioux, Stuart Beattle Direttore della fotografia: Ross Emery Montaggio: Marcus D’Arcy Musiche: Johnny Klimek, Reinhold Heil Scenografia: Michelle McGahey L a creatura nata dagli esperimenti del dottor Victor Frankenstein è un uomo composto da diversi pezzi di cadaveri e senza un’anima, rifiutato e gettato in un fiume dal suo stesso creatore. L’uomo nonostante il tutto, riesce a sopravvivere e si vendica su colui che gli ha dato la vita, prima uccidendo sua moglie e poi provocando la stessa morte del dottore per congelamento. In seguito, viene attaccato da un gruppo di demoni che hanno il compito di catturarlo per ordine di un sire infernale di nome Naberius. Salvato da due guerrieri alati, scopre l’esistenza di una guerra segreta in atto da secoli tra le due specie. Quella dei demoni, 666 legioni, giunti sulla terra dalla caduta di Satana e quella dei Gargoyle, discendenti dall’arcangelo Michele. La regina dei Gargoyle, Leonore, lo battezza Adam e gli chiede di combattere per la loro causa, ma lui preferisce non schierarsi e si allontana verso i luoghi più remoti della terra per oltre due secoli. Ritornato alla civiltà, nella città di Darkheaven, scopre che un ricco mecenate sta finanziando una ricerca simile a quella di Frankenstein per riportare in vita corpi morti, facendosi aiutare da una famosa scienziata, Terra. Lo scopo dell’uomo è però più oscuro; infatti, dietro il volto umano, si nasconde proprio il demone Naberius. L’uomo sta finanziando degli studi per riportare in vita corpi morti: il suo obiettivo è quello di fare in modo che i demoni possano riprendere il corpo di cadaveri senz’anima. Per questo una volta venuto a conoscenza dell’esistenza di Adam e del quaderno di appunti in cui Victor Frankenstein svelava i suoi esperimenti, Naberius inizia una caccia all’uomo senza esclusione di colpi. Adam inizialmente ostile ai Gargoyle, si schiera poi dalla loro parte per salvare la Costumi: Cappi Ireland Effetti: Makeup Effects Group Studio Interpreti: Aaron Eckhart (Adam) Bill Nighy (Naberius), Yvonne Strahovski (Terra Wessex), Miranda Otto (Leonore), Jai Courtney (Gideon), Socratis Otto (Zuriel), Aden Young (Victor Frankenstein), Caitlin Stasey (Keziah), Mahesh Jadu (Ophir), Deniz Akdeniz (Barachel),Chris Pang (Levi), Virginie Le Brun (Elizabeth Frankenstein), Steve Mouzakis (Helek), Kevin Grevioux (Dekar), Samantha Reed (Eve),Tirhas Beyene (Pyrad), Goran D. Kleut (Rekem) Durata: 92’ razza umana e, soprattutto, per proteggere la scienziata, di cui sembra essersi innamorato. Leonore, dopo essersi schierata contro di lui, si rende conto che, in realtà, quell’uomo ha un’anima e può combattere per loro. Sarà lui a salvare gli ultimi Gorgoyle e a sconfiggere Naberius e le sue terribili creature. opo aver esaurito evidentemente tutte i possibili sviluppi della battaglia millenaria tra vampiri e lupi mannari con la saga di Underworld, composta da ben quattro film, Tom Rosenberg e i produttori della Lakeshore Entertainement ci riprovano con un nuovo adattamento tra il fantasy e l’horror, sempre tratto da un soggetto di Kevin Grevioux, sceneggiatore, attore, ma, soprattutto, autore di fumetti e romanzi grafici, che ha pubblicato anche la graphic novel I, Frankenstein da cui è tratto il film. Quello che il regista Stuart Beattle cerca di fare è una rivisitazione in chiave molto action di un’icona dell’immaginario horror, ovvero la creatura di Frankenstein, generata dalla penna di Mary Shelley, prima ancora che dallo scienziato Victor che gli ha dato la vita e poi lo ha rinnegato e dal quale prende il nome. In questa nuova versione ci scordiamo le cicatrici e le fattezze del mostro originario e ci troviamo di fronte all’accattivante e fisicato Aaron Eckhart, più atletico e in forma che mai. Non c’è nulla dunque della tragicità del personaggio originale o qualsiasi riferimento che attinga all’immaginario relativo alla storia del Frankenstein originale. Benché non fosse questo l’intento, ma piuttosto l’evoluzione del mostro in un contesto moderno alle prese con il conflitto legato alla sua identità, la storia non è comunque incentrata sulla creatura e non ne esplora D 15 il personaggio. Non solo, il “super eroe” è inserito, a sua volta, nel bel mezzo di un altro conflitto eterno tra due razze mitologiche; da una parte, i demoni provenienti dagli inferi che minacciano il mondo, difeso da un esercito di vigili guardiani del bene, ordine celeste voluto da Dio sotto l’egida di San Michele Arcangelo. Il risultato è qualcosa di ibrido, a metà tra i film sui super eroi, Van Helsing e Matrix; un mix tra gotico, arti marziali e altri generi, in cui manca una vera identità, e soprattutto la componente umana a fare da contraltare al conflitto tra Bene e Male, su cui alla fine è incentrato il film. Non si fa altro che ripetere che si tratta di una guerra nascosta che avviene da secoli sotto gli occhi di una inconsapevole umanità, della quale però non c’è traccia. Protagonisti invece solo demoni e gargoyles, uno contro l’altro, tra cattedrali gotiche e fiamme blu di quelli che ascendono in cielo e rosse di quelli che discendono all’inferno, senza che ci sia traccia di creatura umana o luce del giorno. La città di Darkheaven, che fa da sfondo alla storia, è infatti caratterizzata da una totale oscurità, in cui regnano una costante pioggia e un senso di desolazione. Anche per ciò che concerne gli effetti speciali il film è meno efficace di quanto ci si aspetti, con le maschere dei demoni piuttosto carnevalesche, più grottesche che terrificanti. Quasi interamente basato sulla computer grafica, il film visivamente vanta a malapena qualche inquadratura interessante. Per il resto la sceneggiatura è molto povera, discutibile persino nei dialoghi e nei cliché da cui attinge senza pudore. L’intento probabilmente è quello di concepire un narrazione che ha lo scopo di un viaggio alla ricerca di se stesso da parte del protagonista, il cui nome Adam rimanda a una condizione primordiale. Ver- Film gogna, incapacità di collocarsi nel mondo, rifiuto dei propri padri, assenza di amore e di basi sociali: il mostro creato da Victor Frankenstein rappresenta tutti i drammi dell’umano, o meglio dell’alienazione dell’umano, tanto da rovesciare freneticamente il ruolo di mostro tra la creatura e Victor Frankenstein stesso, in un gioco di ambiguità ancora attualissimo, che avrebbe potuto dar vita ad un’opera interes- Tutti i film della stagione sante. Eppure il risultato è assolutamente deludente. Quello interpretato da Aaron Eckhart è un Frankenstein decisamente sui generis: capello sempre in ordine, fisico statuario e aria da eroe consumato, che pratica arti marziali. Nel momento in cui si azzarda a scalfire l’immaginario di un personaggio così famoso, quanto meno si deve essere in grado di proporre una variante originale. Lo stesso Bill Nighy, nei panni di Naberius, rappresenta un cattivo sin troppo standard, nonostante la solita classe che contraddistingue l’attore britannico. I, Frankenstein è come il suo protagonista, una creatura interamente ricostruita raccogliendo parti del corpo di vari cadaveri. Ma soprattutto una pellicola senz’anima. Veronica Barteri THE WOLF OF WALL STREET (The Wolf of Wall Street) Stati Uniti, 2013 Regia: Martin Scorsese Produzione: Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio, Riza Aziz, Joey McFarland, Emma Tillinger Koskoff per Appian Way, Emjag Productions, Red Granite Pictures, Sikelia Productions Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 23-1-2014; Milano 23-1-2014) Soggetto: dall’autobiografia “Il lupo di Wall Street” di Jordan Belfort Sceneggiatura: Terence Winter Direttore della fotografia: Rodrigo Prieto Montaggio: Thelma Schoonmaker Musiche: Howard Shore Scenografia: Bob Shaw Costumi: Sandy Powell Effetti: Robert Legato Interpreti: Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort), Jonah Hill (Donnie Azoff), Margot Robbie (Naomi Lapaglia), Matthew J ordan Belfort, giovane apprendista broker al suo primo impiego, giunge a Wall Street intenzionato a ben figurare nel mondo della finanza. Fondamentalmente predisposto, condivide e accetta le feroci “istruzioni per l’uso” che gli vengono impartite dal suo Mentore: Mark Hanna. In poche parole: vita sregolata, abbondante uso di droghe e frenetica attività sessuale sono gli elementi necessari per tenere la mente pronta e aumentare la sensibilità operativa negli affari, oltre naturalmente a possedere una irrefrenabile smania di arricchimento da conseguirsi possibilmente con metodi illeciti. Lunedì 18 ottobre 1987: il lunedì nero di Wall Street vede Jordan, che ha appena ottenuto la qualifica di broker, fare le valige per trovarsi un altro impiego. La sua struttura mentale e gli insegnamenti ricevuti lo indirizzano ben presto a praticare con successo le semi illegali pratiche finanziarie che prevedono la vendita di azioni ormai prive di valore ( le cosiddette penny stocks ) a una clientela sprovveduta McConaughey (Mark Hanna), Kyle Chandler (Greg Coleman), Rob Reiner (Max Belfort), Jon Bernthal (Brad), Jon Favreau (Manny Riskin), Jean Dujardin (Jean-Jacques Saurel), Joanna Lumley (Zia Emma), Cristin Milioti (Teresa Petrillo), Christine Ebersole (Leah Belfort), Shea Whingham (Capitano Ted Beecham), Katarina Cas (Chantalle), P.J. Byrne (Nicky Koskoff, ’Rugrat’), Kenneth Choi (Chester Ming), Brian Sacca (Robbie Feinberg, ‘Pinhead’), Henry Zebrowski (Alden Kupferberg, ‘Sea Otter’), Ethan Suplee (Toby Welch), Rizwan Manji (Kalil), Stephanie Kurtzuba (Kimmie Belzer), Mackenzie Meehan (Hildy Azoff), Barry Rothbart (Peter DeBlasio), Michael Nathanson (Barry Kleinman), J.C. MacKenzie (Lucas Solomon),Stephen Kunken (Jerry Foge), Jon Spinogatti (Nicholas il Maggiordomo), Aya Cash (Janet), Jake Hoffman (Steve Madden), Ashlie Atkinson (Rochelle Applebaum) Durata: 180’ e golosa di facili guadagni, spalleggiato in questo da un’accozzaglia di brokers, raccattati tra i malviventi e gli strati più bassi e immorali della società. Di meglio non si poteva pretendere e i sostanziosi utili derivanti dalle commissioni di intermediazione permettono al giovane Jordan di ottenere lauti e illeciti profitti. Questi gli consentono di allargarsi sino a fondare una Società: la Stratton Oakmont, presto all’attenzione della rivista economica Forbes, che, mettendo in luce le attività truffaldine della Oakmont, fornisce però alla Società un’involontaria quanto utilissima pubblicità. Da questo inaspettato trampolino di lancio e con l’aiuto degli stessi sordidi personaggi con cui ha iniziato la sua fraudolenta attività, Belfort dirige e guida la Stratton Oakmont verso guadagni inimmaginabili, distruggendo, nel contempo, il suo matrimonio, sposando la sua bellissima amante e razzolando giorno e notte nell’illecito morale e materiale. L’ F.B.I., già da tempo scava sulle attività disoneste del Lupo di Wall Street e 16 per Jordan Belfort cominciano i veri guai che lo porteranno, cercando di salvare il malloppo, dall’Italia, alla Svizzera e a Montecarlo passando per un naufragio e un fallito autorapimento della figlia. Tradirà i soci-amici e sarà tradito da loro. Se la caverà e, in forza della collaborazione prestata agli inquirenti, subirà una mite condanna. La sua carriera continuerà comunque. Lo ritroveremo, una volta scontata la pena, nel ruolo di insegnante di strategia di vendite. li States. Grande Paese. Se hai la capacità di vendere una penna a chi non ne ha bisogno, senz’altro potrai piazzare penny stocks a chi non sa nemmeno cosa è la Borsa e guadagnerai profumatamente sulle commissioni. Perché come dice Jordan: “ Questa è la terra dell’opportunità, questa è l’America”. Fottere o essere fottuti. Se non vuoi fare parte della seconda schiera devi fortificarti e affilare i denti per sbranare. G Film Costi quel che costi. L’importante è avere uno scopo preciso: l’arricchimento personale, il raggiungimento del benessere estremo, il Nirvana della fortuna economica, l’adorazione che porta al disprezzo del denaro. Per ottenerli devi stravolgere la mente ed il corpo adattandoli ad una vita di continui stress psicologici, di eccessi sessuali e verbali anche con l’impiego di coinvolgenti rituali tribali e di tecniche commerciali estremamente fraudolente che spingono l’adrenalina ai massimi livelli e che solo l’utilizzo giornaliero di micidiali cocktail di droghe può consentire di ottenere; fondamentale resta che si spostino i soldi dalle tasche dei clienti ed arrivino nelle tue. Scorsese non mette in scena la Finanza, nemmeno quella Gekkoiana già avidamente “ cattiva” raccontataci da Oliver Stone nel suo Wall Street; filma invece una mutazione genetica, la nascita di un’entità ancora peggiore, completamente priva di morale, di etica, un “grande circo”, un girone da inferno dantesco, dove Jordan vive insieme ai suoi soci, nel pubblico come nel privato, le dissolutezze di un mondo che non ha creato ma ha trovato pronto per lui. Un mondo senza più regole, tragico preludio ai catastrofici eventi finanziari che sconquasseranno le economie mondiali negli anni duemila e fino ai nostri giorni. Il regista dipinge una Wall Street ormai totalmente separata e aliena dal mondo che la circonda, perennemente in uno stato di delirio. Mostra la faccia di un sistema finanziario “drogato”, così come lo sono Jordan e i suoi accoliti; sempre al massimo, su di giri, costantemente eccessivi, patologicamente “hard stuffed”, pericolosamente eccitati e per questo imprevedibili. Tutti i film della stagione Non c’è pietà in Jordan, non pentimento, o dubbio sul proprio comportamento. Non esiste il ravvedimento nemmeno dopo la condanna. Jordan è e rimane un Lupo sempre a caccia della preda. La sente, la fiuta e come il lupo segue l’odore del sangue Jordan sa annusare l’odore del denaro e le sue avide vittime in fondo non sono altro che i carnefici di loro stessi. L’arte di Scorsese si coglie nell’abilità di saper dare corpo e sostanza a una storia che in fondo non ha grandi contenuti ma che l’autore ha saputo costruire in un serrato racconto filmico che, valutati soggettivamente gli eccessi e le abbondanti scene “dure”, riesce a coinvolgere lo spettatore nelle tre lunghe ore di proiezione. Il Jordan di Scorsese, volgare antieroe privo di supporti filosofici giustificativi, noncurante delle spesso evidenti tracce di cocaina che gli impolverano il viso, si sovrappone alla più “raffinata” figura del Gekko di Oliver Stone che cita Sun-Tzu come modello di stratega finanziario e inneggia all’avidità come stimolo al successo. Ambedue sono bestie insensibili, volutamente lontane dagli effetti devastanti che le loro azioni producono sui singoli individui. E la fatica di Di Caprio, intorno al quale ruota tutto il film, gli varrà l’Oscar? L’impegno lo ha messo e si vede, ma quel suo volto ancora adolescenziale a fatica regge le non poche espressioni da maschera tragica che qualche volta fanno invece sorridere. Enrico Sonno I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY (The Secret Life of Walter Mitty)) Stati Uniti, 2013 Regia: Ben Stiller Produzione: Stuart Cornfeld, Samuel Goldwyn Jr., John Goldwyn, Ben Stiller per 20th Century Fox Film Corporation, Red House Entertainment Distribuzione: 20th Century Fox Italia Prima: (Roma 19-12-2013; Milano 19-12-2013) Soggetto: dal racconto “The Secret Life of Walter Mitty” di James Thurber e Steve Conrad Sceneggiatura: Steve Conrad Direttore della fotografia: Stuart Dryburgh Montaggio: Greg Hayden Musiche: Theodore Shapiro Scenografia: Jeff Mann Costumi: Sarah Edwards Effetti: Framestore, The Third Floor, Look FX, Soho VFX Interpreti: Ben Stiller (Walter Mitty), Kristen Wiig (Cheryl Melhoff), Shirley MacLaine (Edna Mitty), Adam Scott (Ted Hendricks), Kathryn Hahn (Odessa Mitty), Sean Penn (Sean O’Connell), Patton Oswalt (Todd Mahar), Jonathan C. Daly (Tim Naughton), Terence Bernie Hines (Gary Mannheim), Paul Fitzgerald (Don Proctor), Adrian Martinez (Hernando), Kai Lennox (Phil Melhoff) Durata: 116’ 17 Film W alter Mitty è impiegato da sedici anni nella rivista Life come l’archivista di negativi. Vive tra casa e lavoro ogni giorno le stesse abitudini e non riesce a relazionarsi con altre persone se non nella sua straordinaria immaginazione. Infatti ogni tanto si incanta e compie dei viaggi mentali lontano dalla sua noiosa esistenza, entrando in un mondo di fantasie caratterizzate da grande eroismo, appassionati relazioni amorose e costanti trionfi contro il pericolo. L’uomo non ha mai viaggiato e ha un profilo su Harmony, un social network, con cui cerca di catturare l’attenzione di una collega, Cheryl, inviandole “strizzatine d’occhio” virtuali. I giorni di crisi e l’avvento del digitale portano la rivista a chiudere e a dover fare un drastico taglio del personale. Quando arriva la notizia della chiusura della versione cartacea a favore di quella online, notizia data da un team di biechi ed ignoranti incaricati di operare la transizione, si pone il problema della copertina. Walter Mitty ha il compito di stampare la foto che farà da copertina all’ultimo storico numero di Life. Èuna foto che il più grande fotografo del mondo, Sean O’Connell, ha inviato alla rivista, definendola come la “quintessenza della perfezione”, ma nessuno l’ha vista perché il negativo non si trova. Infatti il negativo della foto da stampare che il fotografo ha inviato personalmente a Mitty sembra essersi perso. L’uomo però ha a disposizione gli altri negativi, che sembrano fornirgli alcuni indizi. Cheryl, incuriosita, lo aiuta a fare delle ipotesi su dove si potesse trovare il famoso fotografo. Così, accompagnato solo dalla sua valigetta, Mitty parte per l’Islanda. Dopo rocambolesche avventure, prima su un elicottero pilotato da un uomo ubriaco, poi alle prese con uno squalo e un’eruzione vulcanica, l’uomo a bocca asciutta è costretto a tornare in città, anche per via del licenziamento. Non essendo riuscito a rimediare il prezioso negativo 25, i nuovi rampanti dirigenti della rivista lo licenziano. Tuttavia Mitty non vuole arrendersi e riparte per la Groenlandia, dove è sicuro finalmente di trovare O’Connell. Lo trova sopra la vetta dell’Himalaya, intento a fotografare un raro esemplare di tigre. Qui viene a sapere che in realtà il negativo ce l’ha sempre avuto lui, nella tasca del portafoglio e che gli era stato inviato dal fotografo. Grazie alla madre che lo aveva recuperato tra i rifiuti, Mitty riesce a sviluppare la foto e può finalmente vedere la copertina della rivista. E, con sua grande sorpresa, il protagonista è proprio lui che compare mentre fa il suo lavoro. a vera fine delle pubblicazioni di Life, storica rivista fotografica americana, e la sua trasformazione in una testata online, è la cornice che I sogni L Tutti i film della stagione segreti di Walter Mitty, sceglie per imbastire un conflitto parallelo e speculare a quello tra realtà e immaginazione che anima il protagonista. Trascorrere una vita a immaginare un’esistenza di coraggio e avventura. Questo significa entrare a far parte del meraviglioso mondo di Walter Mitty. Regista e anche produttore del film, Ben Stiller, ha deciso di portare sul grande schermo il racconto The Secret Life of Walter Mitty di James Thurber, di cui era già stata effettuata una trasposizione nel 1947, in Italia intitolata Sogni proibiti, rivisto in chiave comica molti anni più tardi da Neri Parenti. Ironicamente, quest’uomo ha passato sedici anni a editare fotografie che sono eroiche, romantiche e avventurose testimonianze di vite altrui piene d’azione: qualcosa che lui può provare soltanto attraverso la moltitudine delle sue fantasie quotidiane a occhi aperti. La sua immaginazione è l’unica parte di lui che ha il coraggio di uscire dai binari della grigia quotidianità, avventurandosi in luoghi estremi. In quel mondo immaginario, Mitty è il romantico sognatore che potrebbe conquistare la dolce e graziosa collega. Ma di fronte all’esigenza di portare a termine il suo lavoro, Mitty è costretto ad imbarcarsi in un rocambolesco viaggio. È il momento in cui capisce di non potersi più trincerare dietro un’esistenza confortevole, per uscire allo scoperto e lanciarsi verso l’ignoto, in terre sconosciute e pericolose. Mentre lo vediamo partire alla volta dell’Islanda prima, e della Groenlandia e perfino dell’Himalaya poi, il mondo di Mitty si colora dei suoi sogni. I sogni segreti di Walter Mitty, è un film che miscela divertimento e avventura, arricchito da una fantastica fotografia e paesaggi mozzafiato. Ma è anche un viaggio interiore che invita ad una riflessione su alcune questioni dal sapore esistenziale. L’intento è forse quello di creare nello spettatore un senso di urgenza, l’impulso a vivere la vita in modo diverso, a osare, cogliendo gli attimi di gloria, adrenalina e anche tensione che questa offre. La storia raccontata non può essere realmente classificata in un genere, come ammette anche lo stesso Ben Stiller nelle interviste. C’è la commedia, ma c’è anche il dramma; è una storia di avventura, ma è anche reale e fantastica. Al centro di tutto questo c’è un personaggio nel quale tutti probabilmente possono ritrovarsi; qualcuno che sembra stia semplicemente passando attraverso la vita, ma che in realtà ne sta vivendo una completamente diversa nella sua testa. Il viaggio di Mitty è una grande parabola alla riconquista di una dimensione autentica e umana dei rapporti, non mediati da nessuna tecnologia, ma ancorati a esperienze vere, senza intermediari. La ricerca del protagonista passa per alcuni dei luoghi più maestosi del pianeta, per concludersi proprio a casa sua, con la riconquista di una dimensione autentica della vita. La performance di Ben Stiller, che dirige e interpreta il suo personaggio è molto convincente. Gli sguardi, le movenze e le frasi rendono Walter Mitty reale e permettono da subito al personaggio di creare un’empatia con il pubblico, che non potrà non tifare per il protagonista. Alla quinta regia di un lungometraggio, Stiller firma forse la sua opera più complessa e affascinante. Infatti, pur mitigando l’aspetto irriverente dei suoi precedenti lavori, mantiene intatto lo sguardo sulla magia del cinema (incredibili le sequenze in cui il protagonista immagina di essere l’eroe di un film d’azione e il momento in cui sogna di invecchiare con la sua amata parodiando Il curioso caso di Benjamin Button), sulla potenza dell’immagine e sull’importanza di conservarne la memoria. Il progetto tra l’altro era stato adocchiato anche da Steven Spielberg, Ron Howard e Mark Waters e tanti attori erano stati considerati per la parte del personaggio principale. Un altro merito per il cast che è stato ben scelto: tra tutti Sean Penn, eccellente nel ruolo del temerario fotografo. Veronica Barteri TARZAN 3D (Tarzan 3D) Germania, 2013 Regia: Reinhard Klooss Produzione: Robert Kulzer e Reinhard Klooss per Costantin Film in associazione con Ambient Entertainment Prima: (Roma 6-3-2014; Milano 6-3-2014) Soggetto: dai personaggi create da Edgar Rice Burroughs Sceneggiatura: Reinhard Klooss Direttore della fotografia: Markus Eckert Montaggio: Joel e Ethan Coen Musiche: David Newman Scenografia: Henning Ahlers Durata: 95’ 18 Film L a storia è ambientata nel presente. Durante una spedizione in una remota giungla africana, John Greystoke e sua moglie muoiono in un incidente di elicottero mentre conducono delle ricerche su un misterioso meteorite. Solo il figlio, il piccolo J.J., soprannominato Tarzan, sopravvive all’incidente. Un gruppo di gorilla trova il piccolo tra i resti dell’elicottero, lo soccorre e lo cresce come se fosse uno di loro. Tarzan diventa grande imparando la dura legge della giungla, e dopo dieci anni, incontra un altro essere umano, la coraggiosa e bella Jane Porter. Tra i due è amore a prima vista. Ma le cose si complicano quando William Clayton, in viaggio in Africa con Jane, rivela le sue vere e avide intenzioni. Tarzan, diventato un uomo diverso da tutti gli altri, dovrà fare appello all’istinto sviluppato nella giungla e a tutto il suo ingegno per proteggere la sua casa e la donna che ama e sconfiggere i suoi rivali. In questo scontro tra Natura e Civiltà, tra istinto e ragione, Tarzan avrà Tutti i film della stagione la meglio e potrà rimanere accanto alla sua Jane. orna Tarzan al cinema, dopo l’ultima trasposizione da parte della Disney sul personaggio. In questo caso, spetta al regista tedesco Reinhard Kloose riportare l’eroe su grande schermo e attraverso in un film d’animazione in 3D. Il reboot è ben congegnato, insomma, anche se non è il caso di aspettarsi trovate di alto livello o uno script entusiasmante, soprattutto per un film palesemente ideato per un pubblico molto giovanile e poco smaliziato. A ulteriore testimonianza di questo, c’è lo svolgimento della trama, piuttosto semplicistico e disseminato di ingenue leggerezze per quanto riguarda il comportamento dei personaggi, per un prodotto adatto a giovanissimi che non si pongono troppi problemi di plausibilità e hanno una soglia della sospensione dell’incredulità molto alta. Non per questo il film non può essere goduto, tuttavia, anche da un pubblico più T grande. La pellicola, tecnicamente, si difende piuttosto bene, con ottime ambientazioni naturali e animazione dei personaggi ben resa, grazie a un sapiente uso del motion capture, soprattutto per le movenze “scimmiesche” di molti dei protagonisti della vicenda. Certo, non altrettanto si può dire per i visi umani, che anzi un po’ stonano dato l’effetto “manichino” dei volti sui corpi, che, invece, sono relativamente realistici. Supportato dalla calda voce narrante di Luca Ward, ha un ottima base: quella di non voler far ridere a tutti i costi, evitando così di trasformare i caratteri in delle semplici macchiette. Certo, i momenti buffi, come già detto precedentemente, non mancano (occhio alla scena in cui Tarzan familiarizza goffamente con il reggiseno e la spazzola di Jane), ma non sono mai di troppo e, soprattutto, non levano spazio alla serietà della storia, che si inserisce a pieno titolo nel filone dell’adventure movie. Elena Mandolini 12 ANNI SCHIAVO (12 Years a Slave) Stati Uniti, 2013 Regia: Steve McQueen Produzione: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bill Pohlad, Steve McQueene, Arnon Milchan, Anthony Katagas per River Road Entertainment, Plan B Entertainment, New Regancy Pictures, in associazione con Film4 Distribuzione: Bim Prima: (Roma 20-2-2014; Milano 20-2-2014) Soggetto: dal romanzo autobiografico di Solomon Northup Sceneggiatura: John Ridley Direttore della fotografia: Sean Bobbitt Montaggio: Joe Walkker Musiche: Hans Zimmer Scenografia: Adam Stockhausen Costumi: Patricia Norris Interpreti: Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup), Michael Fassbender (Edwin Epps), Benedict Cumberbatch (William Ford), Paul Dano (Tibeats), Garret Dillahunt (Armsby), Paul Giamatti (Freeman), Scoot McNairy (Brown), Lupita Nyong’O 841, Stato di New York. Solomon Northrup, un musicista nero nato libero e che in libertà vive con la sua famiglia e la sua professione, viene ingannato da due loschi figuri, in realtà procacciatori di schiavi neri per le piantagioni del sud. Precisiamo che anche se Lincoln e le sue leggi abolizioniste erano ancora lontani, era proibito il traffico di navi cariche di schiavi provenienti dall’Africa; così la manovalanza nera era molto ricercata e 1 (Patsey), Adepero Oduye (Eliza),Sarah Paulson (Sig.ra Epps), Brad Pitt (Bass), Michael K. Williams (Robert), Alfre Woodard (Harriet Shaw),Chris Chalk (Clemens Ray), Taran Killam (Hamilton), Bill Camp (Radburn), Dwight Henry (Zio Abram), Bryan Batt (Giudice Turner), Ashley Dyke (Anna), Kelsey Scott (Anne Northup), Quvenzhané Wallis (Margaret Northup), Cameron Zeigler (Alonzo Northup),Tony Bentley (Sig. Moon),Christopher Berry (James Burch), Mister Mackey Jr. (Randall),Craig Tate (John), Storm Reid (Emily),Tom Proctor (Biddee), John McConnell (Jonus Ray), Marcus Lyle Brown (Jasper), Richard Holden (Fitzgerald), Anwan Glover (Cape), Liza J. Bennett (Sig.ra Ford), Deneen Tyler (Phebe), Mustafa Harris (Sam), Jay Huguley (Sceriffo Villiere), Isaiah Jackson(Zachary), Scott M. Jefferson (Sig. Shaw), Austin Purnell (Bob), Gregory Bright (Edward), Nicole Collins (Rachel), Devyn A. Tyler (Margaret Northup adulta), J.D. Evermore (Chapin) Durata: 133’ mercanti, sfruttatori e cacciatori di neri erano sempre in attività. Quindi Solomon è venduto come schiavo ai latifondisti della Louisiana: il primo è William Ford, apparentemente migliore di altri, umano e comprensivo, in realtà debole e vigliacco, pronto alla prima difficoltà con i suoi guardiani bianchi a vendere Solomon a Edwin Epps, schiavista fino al midollo, persecutore e torturatore con un evidente gusto per il sadismo, unito a ossessioni religiose che si trasformano in 19 ogni momento in pulsioni di una violenza inaudita. A questo si aggiunge sua moglie, donna trascurata, frustrata e incattivita dalla gelosia per il rapporto che il marito ha con Patsey, giovane nera costretta a subire il giorno e la notte le privazioni, i soprusi, le violenze sessuali, le frustate che il padrone è capace di inventarsi. La vita di Solomon è presto devastata: le fatiche dei campi di cotone e di canna, le punizioni corporali, la crudeltà spaventosa a cui può arrivare il padrone (è costretto Film a frustare lui a sangue Patsey, colpevole di chissà quale leggerezza), la violenza dell’ambiente, le privazioni, l’angoscia e la paura di non farcela. L’unico, imprevisto sostegno pare provenire da una carpentiere professionista, il canadese Bass, nel sud per esigenze di mestiere, che si appassiona alla vicenda di Solomon e si convince a scrivere una lettera agli ambienti newyorkesi del musicista reso schiavo. La richesta d’aiuto ha effetto perchè dopo poco tempo sopraggiunge lo sceriffo e un vecchio amico di Solomon che con documenti alla mano riesce a riportarlo alla civiltà del nord. Grandi l’emozione e la commozione del suo incontro con la famiglia in città. Nulli però saranno i tentativi di Solomon di denunciare i colpevoli di tanta depravazione: nessuno è portato in tribunale né condannato; poi, dopo qualche anno, Tutti i film della stagione nessuno saprà più nulla della sua vita e della sua morte. teve Mc Queen, artista di origine caraibica già espressosi nelle arti figurative e nella composizione video è al terzo film con il suo “alter ego” Michael Fassbender: insieme ripropongono un discorso di cinema basato, ancora una volta dopo Hunger e Shame, sulla riflessione sul corpo umano, sull’utilizzo che ne è stato fatto nel corso di episodi storici, sulla sua vergogna e sulla sua esaltazione. Dalla scheletricità delle membra del rivoluzionario irlandese Bobby Sands, intesa come resistenza eucaristica all’oppressore inglese, alla ossessiva, compulsiva sessualità con cui il protagonista di Hunger umilia la bellezza e la dignità della propria persona, alle schiene segnate dalla frusta, ai solchi profondi che si aprono sotto i colpi del S cuoio, ai corpi offesi, sviliti, torturati, resi nulli di fronte alla società del tempo. Lo schiavismo non era soltanto questo e trovava una legittimazione motivata (addirittura supportata da studi e considerazioni di carattere scientifico!) nell’ambito dell’architettura sociale ed economica che istituzionalmente sosteneva la società degli stati del sud dell’Unione. Era, ovviamente, un abominio che permetteva (e non era l’ultimo degli orrori) la sfrenata realizzazione del sadismo e delle pervesioni sempre pronte ad affiorare in determinati periodi della storia dell’uomo. A questo Mc Queen sembra volere soprattutto dedicarsi, riservando all’insistenza dell’argomento e alla crudeltà dei fatti le proprie ossessioni di uomo e di artista, come se sentisse di esprimersi davvero solo portando al limite della visione fisica il suo racconto, le sue immagini, i suoi incubi. Coinvolge lo spettatore nell’estremo della partecipazione fisica per farne di lui anche l’interprete di una fisicità sempre più profonda, talvolta insopportabile, surreale, torturatrice, da cui è praticamente impossibile liberarsi. A tal fine, tutto è utilizzato perchè confluisca nell’alveo di una disperata abiezione, come le numerose scene notturne di esterni e di interni, perfetti nella particolarità e nella semplicità dei dettagli scenografici, così la grandezza paesaggistica delle piantagioni sterminate e gli alberi secolari, altissimi, oppressivi e inquisitori nella loro bellezza, come i loro padroni. Seguono Mc Queen degli ottimi attori, perfetti nelle loro caratterizzazioni, grandi nel dolore e nell’angoscia del Solomon di Chiwetel Ejiofor, inamovibili come Fassbender nella loro disumanità. Fabrizio Moresco IL SEGNATO (Paranormal Activity: The Marked Ones) Stati Uniti, 2014 Regia: Christopher Landon mhouse ProducProduzione: Oren Peli e Jason Blum per Blu�������������� tions, Room 101, Solana Films Distribuzione: Universal Pictures International Italia Prima: (Roma 30-1-2014; Milano 30-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Christopher Landon Direttore della fotografia: Gonzalo Amat Montaggio: Gregory Plotkin Scenografia: Nathan Amondson Costumi: Marylou Lim Effetti: Ryan Tudhope Interpreti: Andrew Jacobs (Jesse), Molly Ephraim (Ali), Jorge Diaz (Hector), Gabrielle Walsh (Marisol), Renee Victor (Nonna di Jesse), Noemi Gonzalez (Evette), David Saucedo (Cesar), Gloria Sandoval (Anna), Richard Cabral (Arturo), Carlos Pratts (Oscar Hernandez), Juan Vasquez (Santo), Alonso Alvarez (Eber), Silvia Curiel (Celia), Katie Featherston (Katie), Eddie J. Fernandez (Carlos), Gigi Feshold (Natalia), Brent Gutierrez (Diego), Frank Salinas (Ramon), Micah Sloat (Micah), Catherine Toribio (Penelope), Chloe Csengery (Katie), Jessica Tyler Brown (Kristi), Julian Works (Pablo), Tonja Kahlens (Agente Silva), Karolin Luna (Laura Esposito) Durata: 84’ 20 Film J esse ed Hector, diciottenni e protagonisti del film, vivono a Oxnard (California), sono di origini ispaniche e frequentano la loro comunità etnica. Dopo i festeggiamenti per il conseguimento del diploma di scuola superiore, Jesse e il suo amico Hector riprendono la consueta vita monotona che rende le loro giornate vuote e prive di interessi. La noia li spinge a spiare le azioni di Anna, una anziana coinquilina in odore di stregoneria. Nel far questo, assistono, non visti, allo svolgersi di strani rituali messi in atto dalla strega sul corpo di una giovane donna incinta e probabilmente facenti parte di un cerimoniale dell’ occulto. Dopo la morte violenta della vecchia, i cui sospetti cadono sul loro amico Oscar, i due entrano di nascosto nella casa del delitto, dove rinvengono numerosi strani oggetti senz’altro utilizzati per riti magici. La mattina successiva Jesse, al risveglio, nota sul proprio braccio i segni inequivocabili di un morso non umano e da questo momento i suoi comportamenti iniziano sorprendentemente a cambiare. Ormai preda di forze oscure e maligne si rende Tutti i film della stagione conto di essere travolto da un diabolico complotto che dannerà per sempre la sua anima, nonostante gli sforzi e i tentativi messi in atto dalla sua famiglia e dagli amici per salvarlo. n perenne stato di gravidanza, la serie Paranormal Activity, ha generato un altro pargolo. Questa nuova nascita non ha però i tratti del sequel dell’opera madre, ma denota più che altro le caratteristiche dello spin off, non richiamando, infatti, la trama della storia principale ma riferendosi a quella attraverso rimandi, ambientazioni e personaggi, che facilmente e, soprattutto per i molti appassionati di questo filone, la rendono immediatamente etichettabile e appetibile. Cristopher Landon, regista di questo film, ha precedentemente collaborato alla stesura di alcuni episodi della Serie e con Il Segnato approda per la prima volta alla direzione filmica. Il tratto subitaneamente percepibile della mano del director è dato dall’uso costante di una handy cam, ossia una videocamera, utilizzata per tutte le riprese I e con ripetuti cambi di mano alla ricerca sia di un effetto found footage che di reiterate modifiche del punto di vista. Una tecnica che certamente non è una novità in campo cinematografico e che sicuramente si presenta come elemento che genera appesantimento e confusione nella fase di racconto di una storia che non contiene ingredienti di particolare interesse. L’ambientazione, trasferita in una comunità ispano-americana dalle caratteristiche culturali men che modeste e la naturale inclinazione dei personaggi alla commistione tra magia e religione, la presenza e l’accettazione del mistero che si insinua nella vita quotidiana, sono i fattori che vengono utilizzati per cercare di dare corpo a una trama fiacca e lontana dalle tensioni proprie dei film di questo genere. Opera dalle caratteristiche sostanzialmente commerciali. Interpreti da serie televisiva e personaggi dai caratteri a malapena abbozzati non aiutano lo spettatore a vincere la noia della proiezione. Enrico Sonno IL GRANDE MATCH (Grudge Match) Stati Uniti, 2014 Regia: Peter Segal Produzione: Bill Gerber, Mark Steven Johnson, Michael Ewing, Peter Segal, Ravi Metha per Gerber Pictures, Callahan Filmworks Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 9-1-2014; Milano 9-1-2014) Soggetto: Tim Kelleher Sceneggiatura: Tim Kelleher, Rodney Rothman Direttore della fotografia: Dean Semier Montaggio: William Kerr Musiche: Trevor Rabin Scenografia: Wynn Thomas Costumi: Mary E. Vogt Effetti: John S. Baker, Everett Burrell, Lola Visual Effects, Look FX, DuMonde VFX, Method Studios Interpreti: Sylvester Stallone (Henry ‘Razor’ Sharp), Robert H enry “Razor” Sharp e Billy “The Kid” McDonnen sono due ex pugili di Pittsburgh famosi per la loro accanita rivalità. Ai tempi d’oro, ognuno di loro aveva vinto un match nei loro scontri diretti, ma nel 1983 alla vigilia del loro terzo e decisivo incontro, all’improvviso Razor aveva annunciato il suo ritiro senza una spiegazione ma dando il colpo definitivo alla carriera De Niro (Billy ‘The Kid’ McDonnen), Kevin Hart (Dante Slate, Jr.), Alan Arkin (Louis ‘Lightning’ Conlon), Kim Basinger (Sally Rose), Jon Bernthal (BJ), Camden Gray (Trey), Paul BenVictor (Lou Camare), Griff Furst (Dott. Morgan), Jim Lampley (Jim Lampley), Mykel Shannon Jenkins (Shmoo), Han Soto (Kenji), Don Lake (Produttore di Video Game), Barry Primus (Joey il barista), Carrie Lazar (Nora), Sam Hoger (Boxer), Ireland Basinger Baldwin (Sally giovane), Anthony Bean (Dante Slate, Sr.), Mason Mackie (Dante giovane), Frederick Douglas Plunkett Jr. (Walter),Todd Truley (Dott. Camare), Ll Cool J (Frankie Brite), Joey Diaz (Mikey), Larry Merchant (Se stesso), Steve Levy (Se stesso), John Buccigross (Se stesso), Mike Goldberg (Se stesso), Chael Sonnen (Se stesso), Roy Jones Jr. (Se stesso), Michael Buffer (Se stesso), Mike Tyson (Se stesso), Evander Holyfield (Se stesso) Durata: 113’ di entrambi. Trent’anni dopo, il promoter di pugilato Dante Slate jr., intravedendo la possibilità di fare soldi, fa ai due ex pugili una proposta allettante: tornare sul ring per regolare la partita. Già dopo il primo incontro, in occasione del lancio di un videogame ispirato alla loro rivalità, i due finiscono per scontrarsi. La buffa rissa tra i due, che dovevano solo registrare dei movimenti indossando delle speciali 21 tute, viene ripresa e finisce in rete diventando subito un video virale con milioni di visualizzazioni. Slate ha così l’idea di organizzare davvero un match decisivo tra i due. La pubblicità dei social media trasforma l’incontro in un evento imperdibile per una rete televisiva. Kid accetta subito l’offerta mentre Razor, sulle prime riluttante, è costretto ad accettare dopo aver appreso di essere stato licenziato Film dal cantiere dove lavora. Alla conferenza stampa di presentazione del match, Razor rivede la sua ex fidanzata Sally Rose che lo aveva tradito con Kid rimanendo poi incinta del suo rivale. Ora vedova, Sally vorrebbe riallacciare i rapporti con Razor ma l’uomo è ancora scottato dal passato. Henry recluta di nuovo il suo ex allenatore di un tempo, Louis “Lightning” Conlon, per rimettersi in forma, mentre Kid si rivolge al suo figlio naturale che non conosce affatto, B.J., contro il volere di Sally. Dopo l’iniziale freddezza, i due si avvicinano entrando in sintonia, tanto che B.J. inizia a dargli consigli fino a diventare il suo allenatore. Intanto Lightning convince Razor a dimenticare Sally e scopre che l’ex pugile ha un occhio fuori uso. Il coach cerca di dissuaderlo dal combattere, ma Razor rifiuta di tirarsi indietro. Nel frattempo Kid porta il nipotino Trey a festeggiare la notizia che i biglietti per il grande match sono andati esauriti. Mentre B.J. è convinto che Kid ha portato il nipote al cinema, l’ex pugile porta Trey in un bar e lo lascia solo mentre si apparta con una donna. Ma il bambino mette accidentalmente in moto l’auto di Kid mentre il nonno è sul sedile posteriore in dolce compagnia. Kid riesce a evitare un incidente ma viene comunque arrestato. B.J. è furioso perché il padre ha messo in pericolo la vita del suo bambino. Kid si scusa con B.J. e gli regala un album di ritagli che testimonia quanto lui tenesse alla carriera sportiva del figlio mentre era a scuola. B.J. lo perdona. Arriva il giorno del grande match. Alle prime battute, Kids sembra avere la meglio perché colpisce inconsapevolmente Razor nel punto cieco del suo campo visivo. Dopo aver saputo la verità tuttavia, Kid smette di accanirsi sul punto debole del suo avversario e aiuta Razor a rimettersi in piedi. Razor riesce a far girare l’incontro a suo favore ma anche lui aiuta Kid a rimettersi in piedi dopo averlo messo al tappeto. Alla fine il match è deciso dai giudici ai punti. Razor viene proclamato vincitore e festeggia con Sally (con la quale ha riallacciato i rapporti) e Lightining mentre Kid si consola in compagnia del figlio e del nipote che sono orgogliosi di lui. Dopo i titoli di coda, Razor, Lighting e Dante Slate assistono a una performance di Kid nella trasmissione Dancing with the Stars e si convincono che ha una relazione con la sua ballerina. Slate prova a organizzare un’altra grande sfida tra Mike Tyson e Evander Holyfield. Holyfield rifiuta più volte le offerte allettanti di Slate fino a quando il promoter non gli offre una parte nel film Una notte da leoni 4. Tyson si infuria con Slate. Tutti i film della stagione tallone contro De Niro, sul ring, ancora una volta. Due divi, due icone, due simboli del cinema, soprattutto due volti legati a due mitici boxeur del grande schermo. Il grande match vede i due grandi attori sfidarsi di nuovo nei panni di due ex pugili, rivali da sempre, che si fronteggiano in un ultimo epico scontro. Ormai sembra diventata una moda riunire al cinema grandi star in età da pensione che tornano più arzilli che mai in commedie in cui si prendono gioco della loro età avanzata. Dopo I mercenari (numero 1 e 2), Red (anche qui con relativo sequel), per non parlare dei quattro “vecchietti” della commedia Last Vegas (di imminente uscita), ecco sfidarsi in un ring un Jake La Motta dal fisico non più tonico e un Rocky Balboa un po’ imbolsito. A dire il vero, già lo scorso anno Stallone era tornato a scazzottare (accanto nientemeno che a Schwarzy) nel prison movie Escape Plan – Fuga dall’inferno, ma ora fa di più, tornando a indossare i guantoni per il tanto atteso ‘Grudgement Day’. Certo, se da più parti si è parlato di “fantasmi anziani” di Rocky Balboa e Jake La Motta, è anche vero che questa volta si tratta di puro intrattenimento leggero leggero e niente più. Il grande match è una vera commedia, almeno nella prima parte, perché capace di spingere sul pedale dell’ironia, giocando sulla resistenza di due “vecchi” al mondo moderno e ai suoi nuovi media e presentando un’inedita e tardiva sfida tra Rocky e Toro Scatenato. A questo proposito si può parlare di Crossover Cinematografico Puro e cioè un crossover tra icone cinematogra- S fiche vere e proprie e non provenienti da fumetti o videogiochi. Nell’incontro tra vecchie glorie, la partita (di recitazione) finisce in parità (anche se il match vero e proprio un vincitore alla fine lo avrà) con i due divi capaci di dosare talento e autoironia. Anche se, a onor del vero, mentre per Sly restare in forma è un vero stile di vita, per Bob si è trattato di un impegno fisico notevole (l’attore è arrivato a perdere ben 16 kg). Alla fine dei giochi, Peter Segal, regista specializzato in commedie (ha diretto L’altra sporca ultima meta, 50 volte il primo bacio, Terapia d’urto, Una pallottola spuntata 33 e 1/3 – L’insulto finale) ha fatto quello che poteva e voleva, un divertimento puro per nostalgici e non (non esente da qualche cliché come il bambino buffo e tenero, o il sempre valido ‘conto in sospeso’ da saldare), in cui due grandi star strizzano l’occhiolino ai miti che hanno contribuito a creare. Ad aggiornare la vecchia sfida al terzo millennio, una rissa con tute interattive ‘motion capture’ (che vede agire persone reali e i loro avatar) che finisce su YouTube e diventa virale. Ad affiancare i due divi, dei comprimari di tutto rispetto, a cominciare da Alan Arkin (perfetto nel ruolo di Louis “Lightning” Conlon ex allenatore di Stallone), passando per una Kim Basinger ancora splendida (nei panni della donna contesa tra i due ex campioni in gioventù e causa scatenante di un’acredine trentennale), fino a uno scoppiettante Kevin Hart (uno dei più famosi comici statunitensi) nel ruolo di un promoter di boxe affamato di soldi e successo. Elena Bartoni FATHER AND SON (Soshite chichi ni naru) Giappone, 2013 Regia: Hirokazu Kore-Eda Produzione: Film, Inc., Amuse Inc., Gaga Corporation Distribuzione: Bim Prima: (Roma 3-4-2014; Milano 3-4-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Hirokazu Kore-Eda Direttore della fotografia: Mikya Takimoto Montaggio: Hirokazu Kore-Eda Scenografia: Keiko Mitsumatsu Interpreti: Masaharu Fukuyama (Ryota Nonomiya), Machiko Ono (Midori Nonomiya), Yoko Maki (Yukari Saiki), Lily Franky (Yudai Saiki), Shogen Hwang (Ryusei Saiki), Jun Fubuki (Nobuko Nonomiya), Jun Kunimura (Kazushi Kamiyama), Kirin Kiki (Riko Ishizeki), Isao Natsuyagi (Ryosuke Nonomiya) Durata: 120’ 22 Film D ue famiglie nel Giappone di oggi. La prima, quella dei ricchi Nonomiya: lui, Ryota, è un architetto egoista con automobile di gran pregio e appartamento arredato secondo il designer ultramoderno come fosse un albergo; la moglie Midori è integrata nel livello societario con qualche rimpianto e più di un dubbio verso questo marito dedito unicamente alla carriera e così intransigente circa gli insegnamenti da dare al figlio di sei anni, il dolcissimo Keita, volonteroso e ubbidiente, desideroso di compiacere il padre di cui però, evidentemente, non possiede il talento, né l’impegno. L’altra famiglia è quella dei Saiki: lui, Yudai, ha un negozio di materiale elettrico, la moglie, Yukari, si occupa dei tre figli, Ryusei di sei anni e di due fratellini più piccoli; la famiglia non è certamente agiata e vive in un quartiere popolare, ma è molto unita, legata da grande affetto e da una reciproca disponiblità che porta i genitori a passare più tempo possibile con i bambini che sentono di poterc contare su papà e mamma, fonte per loro di sostegno e divertimento. La bomba scoppia quando l’ospedale dove sono nati Ryusei e Keita sei anni prima, comunica alle famiglie che per la negligenza di un’infermiera (si scoprirà poi al processo che si è trattato invece di una volontà dolosa accesa dalla rabbia personale dell’infermiera verso i figli del marito) i due bambini sono stati scambiati e che quindi sono vissuti per tutto questo tempo l’uno nella famiglia dell’altro. Lo sgomento è naturalmente grande per tutti e così l’incapacità di prendere la decisione giusta. A questo si aggiunge la netta differenza di classe tra le due famiglie, aspetto che rende più difficile affrontare la situazione e sciogliere il problema. L’architetto Ryota si sente forte, convinto che il suo status societario e i suoi soldi siano in grado di risolvere qualsiasi cosa in suo favore; così, dopo qualche incontro con l’altra famiglia e avere ospitato a casa l’altro bambino, Ryusei, il suo vero figlio biologico, offre del denaro all’altro padre, proponendogli che tutti e due i bambini siano affidati a lui, in grado di offrire a entrambi una situazione più solida e un futuro più certo. Yudai e la moglie si considerano offesi ma continuano a rendersi disponibili a fare assorbire ai due figli la stranezza della situazione e l’obbligo per tutti, in qualche modo, di sanarla. Alla fine, la decisione è presa: i due bambini sono accasati presso le loro vere famiglie naturali con l’impegno di vedersi e aiutarsi per il futuro. Conclusione: Keita, il figlio dei ricchi, ben si adatta alla nuova situazione, trovando nella casa del modesto Yudai quell’allegria, quella voglia di stare Tutti i film della stagione insieme e aiutarsi reciprocamente che nella sua è sempre mancata. Ryusei, invece, precipitato in un ambiente asettico, perfetto e lindo non si assoggetta alle ferree regole di comportamento a cui vuole costringerlo l’architetto e, alla prima occasione, scappa verso la “sua” famiglia. Non resta altro ai Nonomiya che ritornare dai Saiki con altre decisioni: il film non offre la soluzione completa ma è sicuramente ipotizzabile che i due bambini possano crescere insieme, che l’umanità della famiglia Saiki avrà un ruolo fondamentale e l’architetto Ryota impari presto a mitigare la sua intransigenza nel raggiungere quel calore finora non posseduto. primi termini che vengono in mente dopo la visione di questo film sono compostezza, armonia, disciplina, rispetto, in una parola sola civiltà. Questo il grande insegnamento di Kore-Eda-Hirokazu, vincitore del premio della Giuria a Cannes 2013: come, anche di fronte a un problema come questo, scegliere tra il legame insuperabile del sangue e il vincolo affettivo creatosi giorno per giorno con un bambino che si ama, figlio o non figlio che sia, può custodirsi il valore di essere uomini e donne e l’impegno a credere in un significato etico e civile se si appartiene a un consorzio umano. Verso questo fine il regista conduce la sua storia di orientamento morale e di coraggio umano che si compone principalmente di due parti: l’incredulità, lo sbigottimento delle due famiglie di fronte al gesto insano commesso dall’infermiera e alle carenze delle strutture sanitarie e la loro diversità di reazione dinanzi alle possibilità che crudamente si pongono loro di fronte per essere scelte. I L’architetto, convinto della solidità del ceto di appartenenza e della forza del denaro, si sente capace di risolvere questo problema che lo ha “offeso” profondamente nel far vacillare l’importanza primaria della linea del sangue che “unica” tiene legate le generazioni. L’altro capofamiglia non ha nulla da perdere, né denaro, né l’importanza del suo ruolo nella società, tranne ciò in cui crede e cioè che la vita è dura e che è meglio preparare i bambini con molto affetto e con il valore delle piccole cose, come la capacità di riparare un giocattolo, il divertimento di fare il bagno insieme, o la libertà di una giornata passata all’aria aperta. Tutto ciò è espresso con un modo di raccontare minimalista, fatto di dettagli, sfumature e mezzi toni, ben sostenuto dall’impalcatura della formalità giapponese fatta di saluti, inchini, complimenti e sorrisi anche quando nessuno ha voglia di sorridere. L’impalcatura però favorisce il dialogo, media fra le opposte convinzioni, raffredda il calor bianco di chi soffre, tiene lontano dalla barbarie e dalla violenza, favorisce il trionfo della ragione. Un film non ha mai risolto i problemi del mondo, tantomeno un libro o un’opera d’arte; può però spingere l’uomo a fermarsi un momento nella sua corsa verso falsi obiettivi senza ideali e riflettere sui temi importanti della propria esistenza, a ripescare la sensibilità e l’emotività che si possiede per rendersi disponibili ad ascoltare e a farsi coinvolgere in qualcosa di inaspettato come l’esistenza degli altri e il valore di convinzioni diverse dalle proprie. Fabrizio Moresco VENERE IN PELLICCIA (La Vénus à la fourrure) Francia, 2013 Regia: Roman Polanski Produzione: R.P. Productions, A.S. Films, Monolith Films con Polish Film Institute, in associazione con Manon 3 e Mars Films, con la partecipazione di Canal+ e Ciné+ Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 14-11-2013; Milano 14-11-2013) Soggetto: dalla pièce teatrale omonima di David Ives, tratta dal romanzo omonimo di Leopold von Sacher-Masoch Sceneggiatura: David Ives, Roman Polanski Direttore della fotografia: Pawel Edelman Montaggio: Margot Meynier, Hervé de Luze Musiche: Alexandre Desplant Scenografia: Jean Rabasse Costumi: Dinah Collin Interpreti: Emmanuelle Seigner (Vanda), Mathieu Amalric (Thomas) Durata: 96’ 23 Film I n un teatro di Parigi, Thomas ha appena terminato una stressante e improduttiva giornata di audizioni: è l’adattatore per il palcoscenico, e sarà anche il regista, del romanzo del 1870 di Sacher-Masoch e sta cercando l’attrice protagonista che, dopo tanti incontri con candidate incapaci, non riesce ancora a saltar fuori. Fa irruzione nella platea semibuia Vanda, un’attrice, così dice di essere, un po’ scalcinata, volgare, mezzo tatuata, più dedita al turpiloquio che a un civile dialogare ma dotata di un fascino animalesco, sfrenata e testarda nel pretendere la parte per la quale si dice adattissima e ben intenzionata, in tutti i modi, ad averla. Thomas cerca di liquidarla in quattro e quattr’otto ma non ci riesce e, indebolito dalla stanchezza e dalla noia della giornata, permette che Vanda salga sul palco, si prepari e cominci le sue battute. Bastano pochi secondi perchè l’interesse di Thomas si accenda: la ragazza si è trasformata, sa la parte a memoria, è perfettamente calata nella storia che la vede come Wanda Von Dunajev a stipulare un contratto con un uomo, Severin, affinchè la loro relazione diventi quella tra padrona e servo. Vanda è poi corredata di costumi e trucchi anche se gran parte della sua prova (ma è poi una prova?) la vede giganteggiare sulla scena in guepière, sensualissima dominatrice dei sensi di un allucinato e frastornatissimo Thomas. Ben presto anche in teatro (come nel libro e nell’adattamento) i rapporti tra l’uomo e la donna da un lato si chiariscono per come devono essere dopo il famoso contratto e, contemporaneamente, si in- Tutti i film della stagione fittiscono di equivoci, di ambiguità e di sensuale violenza che sempre più prende il sopravvento divampando da sotto la cenere. Thomas ne è soggiogato, sostiene la parte maschile con sempre maggiore partecipazione, estasi, smarrimento di fronte a una situazione che, partita da un testo di carta si sta facendo realtà ma che lui non è in grado, non vuole, modificare, interrompere, preferendo che la storia e la persecuzione di Vanda arrivi a compimento. Così dopo uno scambio di parti e di sessi, Thomas è immobilizzato, legato a un palo al centro del palcoscenico mentre Vanda lo malmena, lo umilia, lo insulta, gli danza intorno gettandogli in faccia il sessismo, l’antifemminismo di un testo che lui si sarebbe dovuto vergognare di rappresentare. Thomas resta legato al palo, inebetito, incredulo delle ultime ore trascorse in teatro con una pazza scatenata, ma così affascinante e avvolgente come la forza ipnotica di un boa. Vanda se ne va sghignazzando. Chi era Vanda? uperati gli ottant’anni, Polanski non si è ancora stancato, anzi ha voglia di spingere più oltre la sua ricerca e il suo amore per il cinema. Ecco quindi, dopo una lunga carrellata sotto la pioggia che ci introduce in un teatro che già sa di sospetto, la moltiplicazione dei personaggi, la sovrapposizione e la sostituzione dei sessi, l’ambiguità dei rapporti che polverizza ogni certezza e fa partecipare attori, personaggi e spettatori a una stasi onirica che si spezza e si rifrange in mille cocci e puntali come in S 24 alcune straordinarie immagini create da Orson Welles (La Signora di Shanghai). Eravamo caduti all’inizio nella trappola di pensare a una ulteriore rarefazione: dopo Carnage con quattro attori, questo con due. Poi ci siamo accorti dell’inganno e ricapitoliamo: uno scrittore che è anche regista e attore diventa un personaggio che recita un altro personaggio; un’attrice (ma lo è davvero un’attrice?) che recita un personaggio che recita un altro personaggio; poi lo scambio dei sessi con l’uomo che si maschera da donna e dice ancora le battute dell’uomo, il femminile che diventa maschile, ancora il padrone che diventa servo, la serva padrona...Due personaggi? Non si riesce neanche a contarli in un affollamento di maschere e di rimandi ad altre scene, ad altri film di Polanski, che trasformano un palcoscenico in ombra e semivuoto e con i resti smozzicati dello spettacolo precedente in un parterre de roi: si sincorrono le figure di tutta la storia del cinema in un’esaltazione dionisiaca che non risparmia nessuno, né loro né noi. Senza contare la presenza del regista stesso attraverso un grandissimo Amalric con il taglio di capelli e le fattezze tali da assumere l’incanto misterioso di un alter ego pazzesco: Polanski quarant’anni prima!Naturalmente Polanski nelle interviste ha minimizzato e sorvolato su questa straordinaria adesione psicofisica tra il regista e se stesso, preferendo sottolineare il divertimento puro che ha avuto nel girare questo film: che potrebbe costituire la premessa, chissà, per girarne un altro con un solo personaggio che ne rifletta all’infinito altri mille... Altrettanto naturalmente il continuo spezzettarsi e moltiplicarsi di personaggi porta direttamente a un gioco di seduzione e a uno scambio di battute che vanno a comporre il quadro falso e vero di una verità impossibile: quali sono le parole che appartengono alla verità (finta) dei due attori e alla finzione (vera) dei due personaggi? Quando, in quale momento i due modificano la situazione dell’innamoramento falso nel desiderio vero, forse nello scambio dei sessi e dei ruoli dal maschile al femminile e viceversa? È l’ambiguità che diventa arte, arte sublime e, proprio quando sembra che questo disordine di elementi non sia più incasellabile né gestibile, è lì che la maschera conquista la fermezza della propria dignità, nel mostrarsi per essere definitivamente se stessa. Due attori fantastici: Amalric aderisce all’essere attore sempre, nel suo sguardo smarrito e profondo come un abisso, nella goffaggine dei suo gesti da palcoscenico, nel suo infinito desiderio di partecipare a Film una “recita” che vorrebbe non finisse mai. “Un atto d’amore” è stata definita la partecipazione della Seigner che ha avuto in regalo dal marito una parte meravigliosa dove potere sperimentarsi senza freni, nel- Tutti i film della stagione la ricerca più penetrante di ogni invenzione scenica, di ogni sfumatura. Noi aggiungiamo “un atto di complicità”, perchè il continuo rimando tra i due interpreti nella loro verità e nella loro finzione è ar- ricchito proprio da quel misterioso sotteso, da quell’inesplorabile territorio che, unico, appartiene al legame tra due persone. Fabrizio Moresco I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (I SEGRETI DI OSAGE COUNTY) Stati Uniti, 2013 Regia: Regia: John Wells Produzione: Steve Traxler, Jean Doumanian, George Clooney, Grant Heslov per Jean Doumanian Productions, Smokehouse Pictures, in associazione con Battle Mountain Films e Yucaipa Films Distribuzione: Notorius Pictures Prima: (Roma 30-1-2014; Milano 30-1-2014) Soggetto: dalla commedia “Agosto, foto in famiglia” di Tracy Letts Sceneggiatura: Tracy Letts Direttore della fotografia: Adriano Goldman Montaggio: Stephen Mirrione sage County, contrada rurale dello Stato dell’Oklahoma. Beverly Weston, poeta e scrittore alcolista, decide di chiudere la sua vita sparendo nelle acque del lago vicino casa. La moglie Violet, alle prese con un cancro e intossicata di pasticche un po’ per la sua malattia e molto perchè i farmaci le sono diventati indispensabili per sostenere la devastazione della propria esistenza, richiama a sé le figlie Barbara e Karen (Ivy vive con lei) e la sorella Mattie Fae. Barbara si presenta con il marito Bill, da cui sta per divorziare per la sua spiccata preferenza per le ragazzine, e con la figlia Jean, scalpitante ormonale nei confronti della tutela materna e interessata soprattutto alle fumate d’erba. Karen è un po’ svampita, vive di fantasie a cui crede solo lei ed è in compagnia dell’ennesimo cialtrone donnaiolo, Steve, che le ha promesso le cose più inverosimili. La terza sorella Ivy, ancora incapace di distaccarsi dalla casa familiare, è un concentrato di privazioni e frustrazioni che pensa di superare con l’amore per il cugino, Little Charles, che, oppresso da complessi e fissazioni di origine materna, ha delle manifestazioni al limite del caratteriale. Un’altra figura quindi degna di nota è la madre di questi, sorella di Violet, la zia Mattie Fae, in compagnia del marito Charles, uomo mite e arrendevole che non capisce perchè la moglie debba trattare il figlio con tanta durezza e disprezzo. È ovvio che la riunione forzata di simili personaggi per il funerale del pater O Musiche: Gustavo Santaolalla Scenografia: David Gropman Costumi: Cindy Evans Interpreti: Meryl Streep (Violet Weston), Julia Roberts (Barbara Weston), Ewan McGregor (Bill Fordham), Chris Cooper (Charles Aiken), Abigail Breslin (Jean Fordham), Benedict Cumberbatch (‘Little’ Charles Aiken), Juliette Lewis (Karen Weston), Margo Martindale (Mattie Fae Aiken), Dermot Mulroney (Steve), Julianne Nicholson (Ivy Weston), Sam Shepard (Beverly Weston), Misty Upham (Johnna), Newell Alexander (Dott. Burke) Durata: 119’ familias, il cui cadavere è stato ritrovato sul greto del lago dalla polizia, prepari una situazione altamente infiammabile che fa esplodere i conflitti, gli asti, i sensi di colpa e le rivendicazioni di tutta una vita. Il primo terreno di scontro è fornito dal pranzo funebre che vede riunita tutta la famiglia dopo anni: Violet rimprovera alle figlie la loro fuga, la loro ostentata lontananza, a Ivy il suo silenzio assordante; le ragazze, soprattutto Barbara, si scagliano contro la madre mettendo in luce la sua cattiveria e la sua durezza, vere cause del suicidio del padre. Bill conferma la sua decisione di andare via di casa con una ragazza molto più giovane, Karen racconta le sue fantasticherie foraggiate dal suo Steve millantatore. In seguito, nel corso di svariate scene a due, sono altre le cose che affiorano. Little Charles è figlio del morto, Mattie Fae ha sempre tenuto nascosto la relazione di cui però Violet era a conoscenza: l’unione tra i due giovani deve essere fermata, ma proprio loro sono i primi ad andarsene. Li seguono a ruota Karen che si porta via il suo bel fidanzato, incurante delle avance di lui alla figlia di Barbara e poi Bill, che ormai non tornerà più indietro, insieme alla figlia. Anche Charles e Mattie Fae se ne vanno, a rimuginare, lei soprattutto, sul dolore scaricato per rabbia e impotenza sul loro povero ragazzo. Barbara è l’ultima, in un estremo confronto con la madre, a constatare la forza, la spietatezza, la dimensione della sua 25 solitudine e come lei possa e debba star sola: se ne va Barbara, sola anche lei, con un’ultima sosta a guardare l’immenso, ardente panorama dell’Oklahoma, sconfinato come il dolore di tutti i suoi anni. a base è un testo teatrale di Tracy Letts, premiato col Pulitzer 2008; a questo aggiungiamo una figura registica non particolarmente significativa come quella di John Wells, noto soprattutto come produttore e sceneggiatore; poi la presenza di mostri della scena come interpreti a cominciare da Meryl Streep (diciotto candidature all’Oscar, tre statuette) e Julia Roberts (quattro candidature, una statuetta), in lizza entrambi anche per il 2014. È quindi un film di forte impostazione da palcoscenico, quindi un film di attori. Occorre sapere tutto questo perchè non è detto che anche chi ami il cinema possa essere interessato a simili costruzioni molto letterarie. Unico elemento che contraddistingue il film dalla sua origine sulla pagina scritta è il paesaggio dell’Oklahoma che qui assurge a vero e proprio personaggio che si unisce a quelli in carne e ossa: le distese sterminate e ossessivamente piatte oltre l’orizzonte, la calura spietata che fa scempio del terreno e della resistenza delle persone e si traduce in un’atmosfera ferma, quasi palpabile, infida, insidiosa, adatta a contenere gli scoppi di oscurità che affiorano velenosi, improvvisi dopo avere covato per anni l’attesa di esplodere. Questo portare alla luce le ambiguità L Film che legano tutto il clan familiare non rappresenta una deflagrazione drammatica che addolora ma quel piacere di ferire e sferzare a cui si è pensato per anni; non vediamo una resa dei conti nel pranzo funebre e negli altri colloqui ma l’offerta di una mela avvelenata che si coltiva da tempo e si custodisce in attesa del giorno più bello per offrire. Ora il giorno è arrivato, tutti sanno che resteranno poco, sono pronti ad andarsene presto, giusto il tempo di consegnare ognuno il proprio “regalo”. Non si può resistere infatti a lungo a sostenere la violenza da carnefice di madre Violet, la sua furbizia, la falsa disponibilità dispiegata con intelligenza e pronta a trasformarsi in una scudisciata. Solo Barbara sa resistere più a lungo degli altri alla miscela di disperazione e sadismo forse perchè è più simile a lei poi abbandona e il suo ultimo saluto alle lande dell’Oklahoma non è uno struggimento Tutti i film della stagione nostalgico ma solo la consapevolezza di un pezzo di dolore che non potrà mai essere rimosso ma consolidato e storicizzato perchè permetta di ricominciare da capo con le proprie forze e la solidità di uno sguardo sul futuro. Il film si pone sulla scia della tradizione cinematografica americana dedicata ai grandi drammi del Sud (Tennessee Williams, Richard Brooks, La gatta sul tetto che scotta, La lunga estate calda etc.), naturalmente qui depurati dalla retorica, dalla caduta del melodramma e innervati dagli squilibri della nevrosi, dalla perdita rabbiosa del proprio passato e dalla cattiva lente con cui sono stati deformati i rapporti e gli affetti. A servire questo piatto bruciante di cattiveria, follia e disperazione un gruppo di magnifici attori che non ci stancheremmo mai di veder recitare. È impossibile ricordare e raccontare i tanti, tantissimi aspetti e momenti in cui ognuno di loro esprime la grandezza della propria personale genialità d’interprete ma vogliamo rimanere sulle due attrici citate all’inizio: la Streep è immensa nella dilatazione ormai all’inverosimile dei suoi mezzi e della sua ispirazione (grandissima nel recitare lunghe scene con un paio di occhialoni scuri che sembrerebbero limitarla e invece le esaltano le possibilità espressive); stupenda la Roberts, priva finalmente della dolcezza del suo sguardo intenerito, seducente e consolatorio con cui ha guidato i sogni di celluloide che l’hanno portata alla ribalta, ci dà una donna vera, offesa dalle umiliazioni che le procura il marito e indurita da questa spietata anaffettività familiare, da cui non si è lasciata distruggere; insiste e ci regala una forza immensa e affascinante di donna e di interprete. Con lei abbiamo perso una fata e guadagnato un’attrice, una grande attrice. Fabrizio Moresco SAVING MR. BANKS (Saving Mr. Banks) Stati Uniti, 2013 Regia: John Lee Hancock Produzione: Walt Disney Pictures, Ruby Films, Essential Media & Entertainment, BBC Films, Hopscotch Features Distribuzione: The Walt Disney Company Italia Prima: (Roma 20-2-2014; Milano 20-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Kelly Marcel, Sue Smith Direttore della fotografia: John Schwartzman Montaggio: Mark Livolsi Musiche: Thomas NewmanScenografia: Michael Corenblith Costumi: Daniel Orlandi Interpreti: Emma Thompson (P.L. Travers),Tom Hanks (Walt Disney), Paul Giamatti (Ralph), Jason Schwartzman S iamo nel 1961 e la scrittrice di origini australiane Pamela Lyndon Travers ( pseudonimo di Helen Lyndon Goff ) vola da Londra a Hollywood, su invito di Walt Disney, per discutere i termini della cessione dei diritti di “Mary Poppins”, il notissimo romanzo da lei scritto e pubblicato nel 1934. Il successo e i relativi guadagni realizzati con la pubblicazione del libro vanno ormai scemando e la Travers cede alle ventennali pressioni del grande disegnatore americano che da così tanto tempo ha in cuore il desiderio di realizzare un film tratto dall’omonimo personaggio creato dalla romanziera. Disney, che negli anni passati aveva sempre ricevuto dalla Travers solo dinieghi alle sue offerte, crede ora di potere giungere in breve ad un accordo con la scrittrice (Richard Sherman), Bradley Whitford (Don DaGradi), Colin Farrell (Travers Goff), Annie Rose Buckley (Ginty), Ruth Wilson (Margaret Goff), B.J. Novak (Robert Sherman), Rachel Griffiths (Zia Ellie), Kathy Baker (Tommie), Melanie Paxson (Dolly), Lily Bigham (Biddy), Kimberly D’Armond (Nanny Katie), Ginger Pauley (Joyce Sherman), Kristopher Kyer (Dick Van Dyke), Laura Waddell (Susan Johnson), Claire Bocking (Nanny Claire),Victoria Summer (Julie Andrews), Michelle Arthur (Polly), Melanie Deanne Moore (Dolly),Ronan Vibert (Diarmuid Russell), Dendrie Taylor (Lillian Disney), Melissa Bickerton (Sig.ra Corry) Durata: 120’ per la cessione dei diritti del libro. Già dal primo incontro, Walt si trova di fronte una donna bizzarra e ipocondriaca, cocciuta e fermamente decisa a respingere qualsiasi modifica alla originale stesura del romanzo, soprattutto per quello che riguarda il personaggio di Mary Poppins. Nessuna proposta degli sceneggiatori viene da lei accettata. Il dissenso della Travers varia dalla scelta degli attori (Dick Van Dyke non le piace), ai baffi di Mr. Banks, allo stile e al luogo della casa, alle musiche e anche l’uso del colore rosso viene vietato dalla scrittrice. Per non parlare poi della totale chiusura circa l’inserimento di un breve pezzo “animato” (i pinguini) all’interno del film. Il breve soggiorno californiano della Travers si rivela per Disney un vero fallimento e, quando tutto sembra sfocia26 re nell’ennesimo rifiuto e nella partenza anticipata della Travers per Londra, Walt trova, scavando tra i ricordi d’infanzia dell’autrice, le radici delle paure e dei fantasmi che la assillano. Nasce così Mary Poppins, film allegro, divertente e un poco sdolcinato ma destinato a rimanere nella storia del Cinema. ary Poppins lo vidi al cinema Smeraldo di Roma che non avevo ancora undici anni. Ancora oggi mi capita di fischiettare il motivo di “Basta un poco di zucchero...” e devo ammettere che scrivere, oggi, di questo Saving Mr. Banks mi genera qualche apprensione. Fui affascinato, allora, dalla storia e dal personaggio della “tata portata M Film dal vento appesa a un ombrello”, tanto quanto, probabilmente, tutti gli spettatori dell’epoca, sia adulti che bambini e per quello che senz’altro è il film disneyano che può considerarsi la summa degli elementi strutturali e portanti dell’opera del disegnatore americano: l’immaginazione, la fantasia, il colore, l’allegria, la commozione e la musica. Saving Mr Banks contiene questi elementi, li utilizza e li sfrutta per raccontare come la nascita di un sogno o di una fantasia non siano opera solamente della fervida immaginazione di un abile scrittore ma, come in questo caso, discendano da esperienze di drammatica vita vissuta e che, per innescare il processo immaginativo positivo, devono esistere importanti e tenaci legami affettivi. Pamela Lyndon Travers, nella sua infanzia australiana, ha realmente vissuto una tragica esperienza, tentando, con i pochi e semplici mezzi propri di una bambina, di salvare la vita dell’amato e inaffidabile padre da un processo autodistruttivo che ben presto lo avrebbe portato alla morte. L’arrivo di una zia dall’aspetto bislacco e dal carattere fermo e deciso sembra poter essere l’elemento necessario a riportare ordine e serenità, nonché speranza di vita, nella famiglia di Pamela, tanto che la piccola vede in lei una sorta di “ deus ex machina” calato dall’alto e capace di risolvere le situazioni più difficili. Tutto inutile e la tragedia si compie davanti agli occhi della bambina. La Travers subisce tutto questo come una sconfitta, o forse come una colpa derivante dalla propria incapacità e si modifica interiormente sino a diventare una donna scorbutica, arida, burbera e insicura, chiudendo, infine, nel segreto del suo intimo la pena sofferta; tanto che dopo essersi trasferita nella ca- Tutti i film della stagione pitale inglese, intorno al 1920 adotta, per scrivere i suoi racconti, lo pseudonimo di P.L.Travers, adoperando come cognome il nome di suo padre. Il film, dopo un incipit dall’aspetto patinato e celebrativo, magistralmente diretto da John Lee Hancock con apprezzabile alternanza di racconto tra passato e presente, imbocca invece un percorso più complesso andando a scavare nella vita della Travers fino a cercare di comprendere come una donna così intransigente e dai tratti quasi anaffettivi possa avere dato vita a un personaggio come quello di Mary Poppins, tanto distante e quasi antitetico alla propria attuale personalità, mentre bambina e sognatrice viveva il fascino di un padre alcoolista e visionario. La scrittura, il racconto, ecco il modo che l’autrice usa per cercare di recuperare ugualmente il proprio sconsiderato genitore. Attraverso un’abile elaborazione fantastica, il mito Mary Poppins scende dal cielo per salvare i “bambini Banks” ma nell’intento dell’autrice il suo ruolo, quello “vero”, è di riportare Mr. Banks (o meglio il padre dell’autrice) sulla retta via e ridare felicità alla famiglia. È una inconscia soluzione che la Travers adotta per continuare a vivere quella speranza di salvataggio di un padre così amato. Il ventennale sforzo di Walt Disney, messo in atto per acquistare i diritti dei racconti di Mary Poppins al fine di trasformarli in un film, è un vero insuccesso per la forte determinazione della Travers a opporsi a qualsiasi soluzione filmica che esca dai rigidi binari sui quali ha costruito le sue fantastiche storie. Questo complicato meccanismo psicologico è invece rilevato da Mr. Disney e la coscienza di avere trovato la chiave che può schiudere il cuore di Pamela apre lo spiraglio che gli rivela il segreto della creazione di Mary Poppins. Può poi dirsi quasi sorprendente il modulo narrativo accettato dalla grande casa di produzione statunitense. Chi si aspettava un rievocativo panettone sdolcinato e melenso dovrà fare i conti con la sapiente regia di Hancock che riesce a tenere insieme i divertenti duetti tra Walt Disney e la Travers , gli scoppiettanti diverbi, tra quest’ultima e i fratelli Richard e Robert Sherman, autori delle indimenticabili musiche, con la mitigata seduta psicoanalitica in cui il racconto si inoltra per dipanare la intricata matassa di quegli elementi che concorrono a spiegare il rapporto esistente tra realtà e fantasia, per giungere alla genesi del processo creativo. Infine, il percorso di coinvolgimento dello spettatore avviene, a poco a poco, attraverso gli stacchi, di mai faticosa lettura, tra passato e presente, con l’aiuto di una struggente, versatile quanto impenetrabile Emma Thompson e la professionale rilettura che Tom Hanks fa di un Walt Disney a volte accattivante e sensibile ascoltatore ed altre interessato e (forse) cinico produttore. Colin Farrell fa del suo meglio, scivolando però spesso nei toni patetici. Maiuscola la prova di Paul Giamatti, che, anche se utilizzato in un ruolo non primario, apporta un notevole contributo di esperienza, caratterizzando con sottile delicatezza il proprio personaggio. Un film realizzato con l’intento, a mio parere raggiunto, di tenere in equilibrio il sentimentalismo delle affabulanti storie disneyane insieme all’arduo compito di raccontare anche le amarezze di una vita reale. Enrico Sonno BLUE JASMINE (Blue Jasmine) Stati Uniti, 2013 Regia: Woody Allen Produzione: Perdido Production Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 5-12-2013; Milano 5-12-2013) Soggetto e Sceneggiatura: Woody Allen Direttore della fotografia: Javier Aguirresarobe Montaggio: Alisa Lepselter Scenografia: Santo Loguasto Costumi: Suzy Benzinger L ’incipit più adatto alla storia di Jasmine potrebbe essere davvero il “c’era una volta” delle favo- Interpreti: Cate Blanchett (Jasmine), Alec Baldwin (Hal), Sally Hawkins (Ginger), Louis C.K. (Al), Bobby Cannavale (Chili), Andrew Dice Clay (Augie), Peter Sarsgaard (Dwight), Michael Stuhlbarg (Dott. Flicker),Tammy Blanchard (Jane), Max Casella (Eddie), Kathy Tong (Raylene), Alden Ehrenreich (Danny), Ali Fedotowsky (Melanie), Max Rutherford (Johnny),Tom Kemp (Nat), Emily Hsu (Amy), Daniel Jenks (Matthew), Annie McNamara (Nora), Shannon Finn (Sharon), Charlie Tahan (Danny giovane) Durata: 98’ le. C’era una volta Jasmine, elegante e mondana regina della borghesia di Park Avenue, moglie del ricco uomo d’affari Hal 27 che la viziava come una regina. In flasback vediamo l’agiata vita passata dalla donna accanto al marito. Purtroppo Hal non era Film Tutti i film della stagione Si torna al presente. Jasmine è a casa da Ginger che nel frattempo ha scoperto che il suo nuovo amante Alan è sposato ed è quindi tornata con Chili. Le due sorelle hanno una discussione, ma questa volta Ginger prende le difese di Chili e si risente per il disprezzo che la sorella prova per il suo compagno. Chili le annuncia che inizia a convivere con Ginger. Jasmine afferma, mentendo, che Dwight le ha chiesto di sposarlo e annuncia che quel giorno lascerà la loro casa. Seduta su una panchina in un parco, Jasmine, distrutta fisicamente e psicologicamente, parla con se stessa dei suoi problemi. delicata e fragile come un fiore ma anche forte e distruttiva come un uragano: è Jasmine, nuova eroina di Woody Allen e nuovo immenso personaggio femminile che va ad arricchire la galleria di indimenticabili donne della filmografia del maestro newyorkese. C’era una volta Jasmine ma ora non c’è più. C’era una volta New York e una meravigliosa ed elegante dimora, ma ora c’è San Francisco e un modesto appartamento abitato da una sorella cassiera di supermercato, per di più fidanzata con un ragazzo volgare. C’erano una volta Woody e i suoi “balletti” fatti di incontri e incroci amorosi e non, conditi da memorabili discussioni sulla tragicommedia della vita piene di battute ironiche e fulminanti. C’erano una volta tutte queste cose, ma ora c’è qualcos’altro. Dopo i soliti titoli di testa su schermo nero accompagnati dal consueto ritmo jazz, quello che si apre agli occhi dello spettatore è qualcosa di diverso, un mondo vuoto e desolante dominato da una donna con un fardello pesantissimo. Jasmine è una bella signora quarantenne che vive costantemente del giudizio degli altri per aumentare la sua autostima, ma che resta fondamentalmente cieca di fonte a ciò che accade intorno a lei. È una donna che vive tristemente ancorata al proprio (glorioso) passato e a un’immagine che si è costruita su misura come un abito perfettamente aderente alla sua elegante figura (perfino il suo nome non è quello vero, avendo sostituito Jeanette con il più poetico ed evocativo Jasmine), una che giudica le persone in base a quello che possiedono e non per quello che sono davvero, una signora capace di costruire castelli di menzogne tentando di apparire diversa da com’è, nascondendo il suo vuoto etico e la sua instabilità emotiva dietro una facciata di inutili e scintillanti orpelli. Perché, È esattamente il principe azzurro delle fiabe, ma un truffatore finanziario e un marito fedifrago. L’arresto di Hal e la fine del matrimonio portano Jasmine sull’orlo della bancarotta e di un esaurimento nervoso. La donna, sola e dipendente dagli antidepressivi, decide così di trasferirsi da New York a San Francisco dalla sorella Ginger. Sebbene sia ancora in grado di mantenere il suo portamento aristocratico, Jasmine è in uno stato emotivo fortemente instabile. Appena arrivata a San Francisco nel misero appartamentino nella sorella, la donna dimostra di non sopportare Chili, il nuovo fidanzato di Ginger, che considera un perdente, e neanche l’ex marito della sorella, Augie. In un flashback viene raccontata la visita di Ginger e Augie a Jasmine e Hal. In quell’occasione, Jasmine aveva convinto Augie a investire 200.000 dollari appena vinti a una lotteria in alcuni affari di Hal. Ma Hal era un truffatore, Augie aveva perso tutto e aveva divorziato da Ginger. Augie ritiene ancora oggi Jasmine responsabile di tutto, mentre la sorella l’ha perdonata. Si torna nel presente, a San Francisco, Jasmine pensa di tornare all’università, ma Ginger le consiglia di tentare la carriera di arredatrice di interni. Non potendo pagarsi corsi, decide di prendere il diploma online ma deve imparare a usare il computer. Per pagarsi le lezioni d’informatica, segue il consiglio di Chili accettando, seppur malvolentieri, un lavoro come segretaria in uno studio dentistico dove attira le attenzioni del dottor Flicker. L’uomo la riempie di apprezzamenti e, un giorno, alla fine dell’orario di lavoro, tenta con la forza di baciarla. Dopo questo imbarazzante episodio, Jasmine lascia il suo impiego. Pochi giorni dopo, una compagna al corso di computer invita Jasmine a una festa. La donna decide di andare al party insieme alla sorella Ginger. Entrambe conoscono persone nuove. Ginger, influenzata dalle critiche della sorella su Chili, intreccia una relazione sessuale con un tale di nome Alan. Jasmine conosce invece un ricco vedovo, Dwight, un diplomatico che rimane infatuato della sua bellezza e della sua raffinatezza. Jasmine però gli tiene nascosto il suo passato e gli mente dicendo di essere una vera arredatrice, di essere la vedova di un importante chirurgo morto d’infarto e di non avere figli. Tra i due sboccia una passione travolgente e Dwight si vuole fidanzare ufficialmente. Ma, mentre stanno per entrare in una gioielleria per acquistare l’anello di fidanzamento, i due s’imbattono in Augie che vomita addosso a Jasmine il suo risentimento rivelando così a Dwight lo scomodo passato della donna. Augie rivela anche che il figlio dell’ex marito della donna, Danny, scappato di casa dopo l’arresto del padre e per diversi anni vittima della droga, ora si è rifatto una vita a San Francisco. Molto arrabbiato per le bugie di Jasmine, Dwight rompe il fidanzamento. Jasmine va allora a trovare Danny e gli chiede aiuto, ma il ragazzo gli dice di non volerla più vedere perché gli ha rovinato la vita. In un flashback si vede il litigio scoppiato tra Jasmine e Hal dopo che la donna aveva scoperto le tante relazioni extraconiugali del marito. Dopo che Hal aveva confessato di essersi innamorato di un’altra donna, Jasmine, preda di una crisi di nervi, aveva telefonato all’FBI denunciando i traffici illeciti del marito, dei quali era stata sempre al corrente. Hal era stato quindi arrestato. 28 Film come ha sottolineato la sua straordinaria interprete, “la verità è spesso terrificante, soprattutto quando tutta la tua vita è stata una finzione”. Il film segna il ritorno al Woody, creatore di donne stra-ordinarie, alle sue eroine indimenticabili interpretate da attrici come Mia Farrow, Diane Keaton, Gena Rowlands. Come la protagonista di Un’altra donna, anche qui il personaggio femminile vive una crisi di autocoscienza scoprendosi diversa da come pensava di essere; come quel film, anche questo è percorso da una grande tristezza di fondo. Blue (che in inglese vuol dire anche “demoralizzato, infelice”) Jasmine (“gelsomino”), un fiore colto in tutta la sua fragilità. Tutti i film della stagione L’omaggio alla Blanche DuBois del capolavoro di Tennessee Williams Un tram che si chiama desiderio è evidente, come anche è chiaro il riferimento della sorella Ginger (una brava Sally Hawkins, con Allen già in Sogni e delitti) a Stella DuBois. Dopo il ‘Grand Tour’ europeo (con la caduta rovinosa della tappa a Roma), Woody Allen torna nella sua America ma sull’altra sponda dell’oceano, approdando in una San Francisco straniante e straniera per la protagonista; una città che le rivela un mondo diametralmente opposto al suo. Il continuo gioco tra passato e presente è costruito in modo funzionale all’alternarsi tra i flashback ambientati a New York e il presente a San Francisco, come se il regista facesse davvero un viaggio nel suo stesso passato di cineasta, prima radicato nel cuore della Grande Mela, ora in cerca di nuovi stimoli dalla parte opposta dell’oceano. Lo stesso parallelismo può leggersi nella doppia crisi, quella dell’alta finanzia con cui l’ex marito di Jasmine giocava (non sempre in maniera pulita) e quella interiore della protagonista. Una crisi finanziaria che corrisponde, non a caso, al tracollo di identità e certezze. La prova di una Cate Blanchett nevrotica, tormentata e torturante è semplicemente maiuscola, priva di qualsiasi sbavatura, praticamente perfetta. L’attrice, il regista e la sua macchina da presa, nient’altro per rendere grande un film. Elena Bartoni TUTTA COLPA DI FREUD Italia, 2013 Costumi: Grazia Materia Interpreti: Marco Giallini (Francesco),Vittoria Puccini (Marta) Anna Foglietta (Sara), Vinicio Marchioni (Fabio), Laura Adriani (Emma) Daniele Liotti (Luca), Paolo Calabresi (Enrico il Poeta), Antonio Manzini (Marco Patassini), Alessandro Gassman (Alessandro), Claudia Gerini (Claudia), Edoardo Leo (Roberto il belloccio), Giulia Bevilacqua (Barbara),Gian Marco Tognazzi (Andrea il geometra), Maurizio Mattioli (Portiere dello studio), Francesco Apolloni (Cameriere Bar del Fico), Michela Andreozzi (Professoressa MACRO), Alessia Barela (Laura, amica di Enrico) Durata: 120’ Regia: Paolo Genovese Produzione: Medusa Film, realizzato da Marco Belardi per Lotus Production, in collaborazione con Mediaset Premium Distribuzione: Medusa Prima: (Roma 23-1-2014; Milano 23-1-2014) Soggetto: Paolo Genovese, Leonardo Pieraccioni, Paola Mammini Sceneggiatura: Paolo Genovese Direttore della fotografia: Fabrizio Lucci Montaggio: Consuelo Catucci Musiche: Maurizio Filardo Scenografia: Chiara Balducci R oma. Francesco Taramelli è un padre cinquantenne che ha cresciuto da solo tre figlie, ma è anche un analista. I suoi tre casi più disperati sono proprio le sue ragazze: Marta libraia sfortunata in amore che si innamora sempre dell’uomo sbagliato; Sara, lesbica reduce dalla rottura con la sua fidanzata americana che torna improvvisamente da New York decisa a diventare etero per non soffrire più; Emma, la più piccola, diciottenne che ha appena perso la testa per Alessandro, un uomo di quasi cinquant’anni e per di più sposato. Una sera, Emma presenta Alessandro al papà. Prendendo la palla al balzo, Francesco prende da una parte Alessandro, praticamente suo coetaneo, e lo convince ad andare in terapia da lui per cercare di salvare il suo matrimonio. Alla prima seduta, Francesco consiglia al suo paziente la terapia dell’ultima volta: dovrà fare con sua moglie tutte le cose che gli piaceva fare una volta, prima che la loro passione si spegnesse. Intanto Marta, vittima di alcuni furti di libri nel suo negozio, decide di seguire il misterioso ladro. La giovane libraia scopre che il ragazzo, oltre a restituire regolarmente i libretti d’opera che sottrae solo dopo qualche giorno, è sordomuto. Dopo averlo pedinato, Marta si accorge che il giovane, che si chiama Fabio, è un addetto all’ingresso del Teatro dell’Opera. Una sera Marta e Fabio escono insieme e concludono la serata con un romantico dialogo “muto” in cui la ragazza le dà appuntamento per il giorno dopo. In breve tra i due nasce un’intensa e dolce relazione che sembra superare le barriere della comunicazione verbale. Intanto, a complicare le cose, ci si mette l’infatuazione di Francesco per una donna misteriosa ed elegante che l’uomo segue nel suo quartiere senza avere il coraggio di avvicinarla. Un giorno al supermercato scopre che l’affascinante signora si chiama Claudia ed è la moglie di Alessandro. Proprio la donna che lui sta cercando di far 29 riavvicinare al suo paziente. Poco tempo dopo Alessandro, su incoraggiamento del suo psicanalista, compra due biglietti per Parigi ma è indeciso se andarci con l’ex moglie o con Emma. Poco dopo, però, la ragazza sorprende Alessandro che parla con la ex moglie di un viaggio a Parigi. Emma scopre anche che il suo amante va in terapia da suo padre e rompe con lui. Intanto, Sara ha da qualche tempo iniziato la sua ricerca di un uomo ed esce con diversi ragazzi. Ma le sue serate con alcuni “candidati” si rivelano regolarmente un fallimento. Un giorno, per caso, in un bar conosce Luca, affascinante, single e apparentemente perfetto. Tra i due nasce un’intesa immediata. La sera del primo rapporto, Sara è molto tesa perché per lei si tratta della prima volta con un uomo. Dopo aver tentato di chiedere qualche consiglio alla sorella Marta e, dopo qualche imbarazzo iniziale, nella serata fila tutto liscio. Qualche giorno dopo, alla porta di casa di Luca si presenta Barbara, una Film lontana cugina del ragazzo che è di passaggio a Roma. Sara ne è folgorata e molto attratta ma, seppur con difficoltà, riesce a trattenersi passando la notte fuori casa per evitare tentazioni. Quella notte però tra Luca e Barbara scatta un’irresistibile attrazione e i due finiscono a letto insieme. Il giorno dopo Sara, rientrata a casa, trova un biglietto di Luca in cui le dice che è successo l’inaspettato ed è partito con la cugina. Nel frattempo, Marta, che si è allontanata da Fabio a causa di una serie di incomprensioni, riceve un biglietto del ragazzo che la invita per quella sera al Teatro dell’Opera. La ragazza va all’appuntamento, si siede nella platea del teatro vuoto, e all’improvviso appare Fabio che canta in playback l’aria “Tu che m’hai preso il cuor”. La tenera dichiarazione d’amore commuove Marta. Quella stessa sera, mentre Alessandro e Claudia sembrano ritrovare la complicità e l’affetto di un tempo, Emma si presenta sotto casa del padre e le chiede di cenare insieme. Papà e figlia si avviano da soli in strada alla ricerca di un ristorante. n padre psicanalista e tre figlie con problemi di cuore. Un padre quindi, ma “il padre” della psicanalisi c’entra poco. E forse non c’era neanche bisogno di scomodarlo nel titolo. Reduce dal successo di Una famiglia perfetta, Paolo Genovese mette in scena un’altra famiglia, reale questa volta, ma piuttosto imperfetta a dire il vero. Siamo nello studio di uno psicanalista U Tutti i film della stagione ma non vediamo mai nessun paziente sdraiarsi sul suo lettino (che è poi una poltrona di design con poggiapiedi abbinato), tranne le sue figlie e il fidanzato troppo maturo della più piccola delle tre. I problemi sono sempre gli stessi, se si tratta di commedia italiana, gli affari di cuore. E di commedia sentimentale si tratta, il genere in cui Paolo Genovese ha saputo esprimersi meglio dopo la separazione dall’amicocollega Luca Miniero (con cui ha mosso i primi passi nella regia cinematografica) . Dopo aver trovato il successo con i suoi Immaturi e i loro problemi di cuore (in città e in viaggio), il regista continua a parlare di immaturità in amore. Pur piacevole alla visione (nonostante i 120 minuti di durata, un po’ troppo per una commedia italiana), il film riesce però solo a metà, perfettamente in equilibrio tra aspetti positivi e difetti (che, a dire il vero, sono più che altro “nel manico”). Di riuscito c’è innanzitutto un tocco di leggerezza mai volgare, da vera commedia poco italiana e quasi americana, un cast di attori capaci di rendere al meglio i loro personaggi e offrire prove convincenti (in testa a tutti un Marco Giallini sempre più bravo), una narrazione fluida, una cura per le ambientazioni ammirevole (ben girate le scene iniziali nella Grande Mela, pregevole l’ambientazione romana che ha il merito di rendere al meglio gli scorci più belli di quel triangolo che tra via dei Coronari, Piazza Navona e Piazza Capo de’ Fiori), una bella colonna sonora composta da brani ‘ad hoc’ (anche se un po’ troppo incombenti su alcune scene-chiave). Sul fronte delle note stonate, va registrato soprattutto il ritmo delle scene, che risente un po’ troppo di tempi a metà strada tra la fiction televisiva e la sit-com americana, e lo spreco di un tema interessante come quello della diversità (abbiamo una lesbica e un sordomuto) con scenette a metà strada tra il comico e il romantico (anche se la scena del dialogo tra Vittoria Puccini e il ragazzo sordomuto con l’ausilio di cartelli stradali comunica grande tenerezza). Tratto da un romanzo dello stesso Genovese e da un soggetto pensato dal regista insieme a Paola Mammini e Leonardo Pieraccioni, il film scorre via leggero azzeccando qualche battuta e indovinando qualche personaggio più degli altri (una su tutti, la figlia lesbica interpretata con perfetta misura da Anna Foglietta). Nonostante qualcuno dei finali delle diverse storie resti significativamente aperto (vedi la coppia Gerini-Gassman e un provvidenziale cuscino per la cervicale), la morale è sempre quella della favola dei buoni sentimenti (e la scena finale che ritrae il papà con la più piccola delle figlie non poteva essere un suggello più adatto a un film sull’amore in tutte le sue diverse forme). Tutta colpa di Freud resta una commedia che accontenterà gli spettatori in cerca di leggerezza, evasione e romanticismo, diretta da un regista che, a ben guardare, poteva osare di più avendone i mezzi e l’intelligenza. Elena Bartoni HATES – HOUSE AT THE END OF THE STREET (House at the End of the Street) Stati Uniti,Canada, 2012 Regia: Marc Tonderai Produzione: Jonathan Mostow, Aaron Ryder per Filmnation Entertainment, A Bigger Boat, Relativity Media, Zed Filmworks Distribuzione: Eagle Pictures Prima: (Roma 13-6-2013; Milano 13-6-2013) V.M.:14 Soggetto: Jonathan Mostow Sceneggiatura: David Loucka Direttore della fotografia: Miroslaw Baszak Montaggio: Karen Porter, Steve Mirkovich Musiche: Theo Greenly Scenografia: Lisa Soper l film si apre con una scena vista dagli occhi di un serial killer in abito da sera che uccide sua madre e suo padre in una notte di tempesta. Quattro anni dopo, una dottoressa I Costumi: Jennifer Stroud Interpreti: Jennifer Lawrence (Elissa), Elisabeth Shue (Sarah), Max Thieriot (Ryan), Gil Bellows (Weaver), Nolan Gerard Funk (Tyler Reynolds), Krista Bridges (Mary Jacobson), Allie MacDonald (Jillian), James Thomas (Ben Reynolds), Craig Eldridge (Dan Gifford), Jon McLaren (Zak), Jonathan Malen (Ray), Joy Tanner (Bonnie Reynolds),Will Bowes (Robbie), Eva Link (Carrie Anne), Jonathan Higgins (Dott. Kohler), Claudia Jurt (Dott. Harrison), Lori Alter (Jenny Gifford), John Healy (John Jacobson), Hailee Sisera (Caitlin), Olivier Surprenant (Jake) Durata: 100’ fresca di divorzio, Sarah Cassidy e sua figlia Elissa si trasferiscono in una piccola cittadina rurale dove Sarah trova lavoro presso l’ospedale locale. La donna informa Elissa che i vecchi proprietari della casa a 30 fianco alla loro sono stati uccisi dalla figlia, poi scomparsa, lasciando il fratello Ryan come unico sopravvissuto. Sembra che la figlia, Carrie Ann Jacobson, subito dopo il massacro scomparve nel bosco. La maggior Film parte degli abitanti pensa che la ragazza sia annegata nel fiume nonostante il suo corpo non si sia mai trovato, tanto che qualcuno crede che la giovane viva ancora nel bosco. Il fratello di Carrie, Ryan, unico sopravvissuto alla strage, vive da solo nella casa. Il poliziotto Bill Weaver sembra l’unico amico di Ryan. Nonostante i timori di Sarah, Elissa inizia una relazione con il solitario Ryan. Il ragazzo confessa a Elissa che anni prima aveva accidentalmente provocato il ferimento di Carrie Anne che era caduta da un’altalena e da quel momento il suo cervello era stato danneggiato, tanto da farle assumere comportamenti sempre più aggressivi fino a condurla a uccidere i genitori. Ryan si era preso cura della sorella che aveva tenuto nascosta in una stanza segreta, dalla quale la ragazza era scappata due volte. Durante il secondo tentativo di fuga, Ryan aveva accidentalmente colpito Carrie Anne mentre cercava di nasconderla e tenerla tranquilla. Qualche giorno dopo, Elissa invita Ryan alla sua “Battaglia delle Band” a scuola e il ragazzo si fa notare. Mentre il ragazzo è dentro la scuola, Tyler Reynolds insieme ad altri compagni compiono atti di vandalismo contro l’auto di Ryan e poi lo aggrediscono quando esce fuori per vedere quello che è successo. Per difendersi, Ryan rompe una caviglia di Tyler e scappa. Elissa prende le chiavi di casa di Ryan e riesce ad arrivare alla casa mentre uno dei ragazzi appicca il fuoco. La ragazza riesce comunque a entrare in casa e spegnere il fuoco. Elissa nota degli strani particolari tra cui una scatola di lenti a contatto azzurre nel secchio della spazzatura. Incuriosita, Elissa inizia ad aggirarsi nella casa e trova la stanza segreta; lì viene attaccata da Carrie Anne che non è morta. Sopraggiunge Ryan che tenta di fermare la sorella mentre grida a Elissa di lasciare la stanza. Durante la colluttazione, viene rivelato che uno degli occhi di Carrie Anne è marrone mentre l’altro è azzurro. Mentre Elissa è in cucina a prendere un bicchiere d’acqua, nota sul suo braccio una lente a contatto azzurra. Cerca allora tra l’immondizia la scatola di lenti a contatto e trova anche un portafogli appartenente alla cameriera di un fast food. Ryan ha rapito la cameriera Peggy e tentato di farla assomigliare a Carrie Anne. Mentre Elissa sta mettendo insieme gli indizi del puzzle, sopraggiunge Ryan che le dice di non rivelare a nessuno di Carrie Anne. Elissa tenta di scappare ma Ryan la tramortisce. La ragazza si sveglia e si ritrova legata nella stanza segreta. Ryan le rivela che Carrie Anne era morta nell’incidente con l’altalena e che i genitori l’avevano seppellita nel bosco. Quando Elissa chiede chi ha ucciso i suoi genitori, Ryan risponde che lui ha ancora bisogno di Carrie Anne nella sua vita, ma che lei e la sorella non possono coesistere. Il ragazzo vuole trasformare Elissa Tutti i film della stagione nella nuova Carrie Anne. Sarah realizza che Elissa ha inviato il numero di telefono di casa al suo numero di cellulare e chiede all’agente Weaver di controllare la casa di Ryan. Quando l’agente si reca sul posto in cerca di Elissa, Ryan risponde che la ragazza non è lì. Ma l’agente riconosce il portafoglio di una ragazza scomparsa e decide di chiamare a casa di Sarah. Ryan afferra un coltello dalla cucina e spegne tutte le luci. Weaver entra nella casa buia, estrae la pistola e scende in cantina in cerca di Elissa. Ryan sbuca all’improvviso alle sue spalle e lo spinge giù per le scale, la pistola scivola sul pavimento. Ryan pugnala a morte Weaver. Il ragazzo getta Elissa nel bagagliaio della sua auto insieme al cadavere di Peggy. Sopraggiunge Sarah in cerca della figlia; la donna viene pugnalata da Ryan, ma appare Elissa che lo colpisce con la pistola di Weaver. Elissa e sua madre escono mentre Ryan è mandato in clinica psichiatrica. In un flashback vediamo un giovane Ryan in procinto di spegnere le candeline per il suo compleanno che viene chiamato Carrie Anne. Il ragazzino dice alla mamma che il suo nome è Ryan, ma la mamma lo schiaffeggia ripetendogli che il suo nome è Carrie Anne. I suoi genitori lo avevano costretto a vestirsi e comportarsi come Carrie Anne dopo la morte della sorella riparando il loro dolore, ma provocando nel piccolo Ryan serie turbe psichiche. na casa maledetta dentro alla quale c’è una stanza dei segreti. Certo, il soggetto non è dei più originali. E poi? Ecco arrivare una madre e una figlia che trovano a un prezzo conveniente l’affitto per la casa di fronte. Anche qui nulla di nuovo. Ma veniamo ai personaggi. Una madre e una figlia molto legate. Una ragazza, la figlia (con una propensione innata a occuparsi dei bisognsi) conosce un ragazzo alquanto U problematico, il solo rimasto nell’inquietante dimora. Per di più, i problemi del ragazzo risalgono al rapporto con due genitori e una sorella defunti. Ed eccoci, tra case maledette e inquietanti segreti del passato, in un terreno a metà strada tra lo psycho-thriller con venature horror-mystery. Peccato che i pur interessanti profili psicologici dei personaggi vengano fatti impantanare nella seconda metà del film in un classico schema pseudo-horror di sanguinosa (ma poi neanche tanto) lotta tra vittima e carnefice. Il regista Mark Tonderai (che nel 2009 ha diretto un altro thriller horror, Hush) non fa altro che mettere le psicologie dei personaggi al servizio di una escalation di violenza e colpi di scena di un thriller di media fattura basato su un soggetto di Jonathan Mostow. Per farlo, ha chiamato a sé la talentuosa diva Jennifer Lawrence (la cui fama planetaria è esplosa più o meno dopo l’uscita di questo film negli Stati Uniti), affiancandole la bionda e rediviva Elizabeth Shue nei panni della mamma e Max Thieriot (interprete della serie Tv Bates Motel che nel 2013 abbiamo visto al cinema in Disconnect) nel ruolo del giovane con turbe psichiche. Ma, più la suspense cerca di salire, più la sensazione di già visto si insinua inesorabile. Anche se il colpo di scena piazzato sul finale poco prima dei titoli di coda farà contenti gli amanti del genere (ma non puzza troppo di improbabile richiamo all’illustre Norman Bates?). Per il resto questo Hates – House at the End of the Street è solo intrattenimento dal forte sapore thriller con qualche pennellata horror alla ricerca del classico balzo sulla poltrona da parte dello spettatore. Niente di più. Solita casa, solite stanze segrete, solite paure. Elena Bartoni ALLACCIATE LE CINTURE Italia 2014 Regia: Ferzan Özpetek Produzione: Tilde Corsi e Gianni Romoli per R&C Produzioni e Faros Film con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 6-3-2014; Milano 6-3-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Gianni Romoli, Ferzan Özpetek Direttore della fotografia: Gian Filippo Corticelli Montaggio: Patrizio Marone Scenografia: Marta Maffucci Costumi: Alessandro Lai Interpreti: Kasia Smutniak (Elena), Francesco Arca (Antonio), Filippo Scicchitano (Fabio), Carolina Crescentini (Silvia), Francesco Scianna (Giorgio), Elena Sofia Ricci (Viviana/Dora), Carla Signoris (Anna), Paola Minaccioni (Egle), Giulia Michelini (Diana), Luisa Ranieri (Maricla) Durata: 110’ 31 Film L a storia ha inizio nel 2000 e ha per protagonista Elena, una bella ragazza che vive a Lecce dove si guadagna da vivere come barista. Un giorno, per caso, si scontra alla fermata dell’autobus con un ragazzo turbolento e razzista. Qualche giorno dopo scopre che si tratta di Antonio, il nuovo fidanzato di Silvia, la sua migliore amica. Elena, Silvia e il suo coinquilino gay Fabio, lavorano nello stesso bar e sono un gruppo molto affiatato. Ma l’arrivo di Antonio fa nascere piccoli screzi nel gruppo di amici anche perché il ragazzo è omofobo, razzista e piuttosto rozzo. Mentre Elena e Fabio fanno progetti per rilevare un’ex stazione di servizio e trasformarla in un bar, tra la ragazza e Antonio nasce un’irresistibile attrazione fisica, nonostante Elena sia fidanzata da due anni con Giorgio e nonostante le grandi diversità che li dividono. Un giorno, la ragazza lascia il bar e sale sulla moto di Antonio seguendolo fino alla sua officina dove i due si fermano un momento prima di fare l’amore. Ma tra i due la scintilla ormai è accesa e un giorno finiscono per fare l’amore sulla spiaggia. Quando Elena porta Antonio a vedere la stazione di servizio che lei vorrebbe trasformare, un balzo in avanti nel tempo ci porta tredici anni dopo. Elena e Fabio inaugurano il loro nuovo locale con una grande festa piena di gente. Elena è sposata con Antonio; la coppia ha due bambini, una femmina di dieci anni e un maschietto più piccolo. Elena è socia in affari di Fabio, è circondata dall’affetto di sua mamma Anna e della sua bizzarra zia. Ma il rapporto con Antonio vive momenti di crisi con frequenti litigi. Un giorno Elena si sottopone a un controllo di routine e le viene diagnosticato un tumore al seno. La cura prevista è un ciclo di chemioterapia. I familiari e gli amici le si stringono intorno, mentre Antonio sulle prime sembra reagire in modo rabbioso e violento. Elena trova perfino supporto in Maricla, una parrucchiera che scopre essere un’amante di Antonio appena abbandonata. La malattia e le terapie costringono Elena a rinunciare al lavoro. Ricoverata in ospedale, Elena ritrova Diana, una giovane dottoressa che tredici anni prima era cliente del suo bar. Nel nosocomio, Elena fa la conoscenza della sua compagna di stanza Egle, una malata terminale che cera di prendere la sua malattia con ironia. Proprio nelle circostanze più dure della sofferenza fisica, Elena e Antonio ritrovano la forte passione che li univa anni prima, tanto da fare l’amore nel letto d’ospedale accanto a Egle. Una mattina Egle muore e Elena ha un’accesa discussione con la dottoressa che le dice che ha buone probabilità di guarigione grazie alla risposta positiva della terapia e all’affetto da cui è circondata. Ma la donna scappa dall’ospedale e torna a casa dove ha una visione del futuro: tutta la sua famiglia è vestita di bianco e Antonio ha una nuova compagna, Maricla, con la quale Tutti i film della stagione ha avuto una bambina che hanno chiamato appunto Elena. Ma arriva Antonio in carne e ossa e interrompe il sogno di Elena. Invece di ricondurla in ospedale, il marito la porta di nuovo nella caletta dove tredici anni prima avevano fatto l’amore per la prima volta. Mentre se ne stanno andando, con l’auto rischiano di scontrarsi con una giovane coppia in moto: sono loro stessi tredici anni prima che stanno arrivando in quella spiaggia. na forte turbolenza può scuotere a un certo punto le nostre vite ed occorre allacciare le cinture di sicurezza. Ma non è l’aereo o l’auto, è la vita. Questo il pensiero alla base dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, opera sospesa tra commedia e dramma, storia sul tempo che passa e che muta corpi e cuori ma non i sentimenti autentici. Dopo la parentesi tra i fantasmi ‘pirandelliani’ di Magnifica presenza, il regista turco naturalizzato italiano torna ai temi a lui più cari come amore, amicizia, familia, ma, soprattutto, ritorna a percorrere le strade imprevedibili che il destino segna per ognuno di noi. Un uomo e una donna secondo Ozpetek. Una passione forte, trascinante, fatale. L’uomo è l’incarnazione del machismo più classico (istintivo, brutale, fedifrago), mentre la donna è il simbolo della vitalità e della nobiltà d’animo (bella, onesta, lavoratrice sveglia e instancabile, capace di dare amore). L’intesa di questa coppia è basata sull’attrazione fisica, ma il trascorrere del tempo porta con sé cambiamenti profondi, se non addirittura scossoni. Basandosi su una sceneggiatura “di ferro” scritta insieme all’amico di sempre Gianni Romoli (con cui torna a collaborare dopo quattro anni), Ozpetek sceglie questa volta lo svolgimento da racconto classico facendo dipanare la storia lungo un arco temporale di 13 anni. Ed ecco, nel passaggio dalla prima alla seconda parte, l’insorgere di tradimenti, incomprensioni, invecchiamento, malattie, in U un mescolarsi continuo di dramma e commedia (le cui parti sono affidate a una serie di personaggi di contorno che animano alcuni siparietti tra il comico e il grottesco). Il risultato è però un’opera poco convincente, in cui il dramma contaminato dall’ironia finisce per restare sospeso in un limbo dal terreno accidentato dove lo scivolone è dietro l’angolo. Alcuni personaggi principali sembrano tagliati con l’accetta, a cominciare dal ‘macho’Antonio interpretato da Francesco Arca (troppo repentino il suo cambiamento da rozzo libertino di provincia a marito dolce e premuroso), mentre le parti migliori del film sono affidate alle comprimarie femminili, dalla saggia ed equilibrata mamma interpretata da un’ottima Carla Signoris, alla zia con disturbi della personalità affidata ancora una volta a Elena Sofia Ricci (già zia pazzoide in Minevaganti), fino alla straordinaria malata terminale Egle interpretata da una bravissima Paola Minacccioni (coraggiosa anche per l’impietoso imbruttimento cui si è sottoposta). Prova superata anche per il giovane Filippo Scicchitano, il suo personaggio dell’ amico del cuore della protagonista, omosessuale, sensibile e generoso è uno dei più riusciti del film. Ma la sorpresa finale, con quel brusco salto all’indietro nel tempo, non fa che far traballare il già precario equilibrio di un melò contemporaneo in cui il tentativo di indagare i meandri dell’amore passionale messo alla prova dal passare del tempo naufraga in un film enfatico che si trasforma in una dolente sinfonia dell’amore incondizionato. E non bastano le belle strade di Lecce (che già avevano ospitato le Mine vaganti dalla sofferta omosessualità), una protagonista intensa (la Smutniak mai così brava) e una efficace chiosa musicale affidata a una splendida versione di “A mano a mano” cantata da Rino Gaetano, a salvare un film che non arriva a coinvolgere come dovrebbe. Elena Bartoni ALL IS LOST – TUTTO È PERDUTO (All Is Lost) Stati Uniti, 2013 Regia: J.C. Chandor Produzione: Before The Door Pictures, Washington Square Films Distribuzione: Universal Pictures International Italia Prima: (Roma 6-2-2014; Milano 6-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: J.C. Chandor Direttore della fotografia: Frank G. DeMarco, Peter Zuccarini (fotografia subacquea) Montaggio: Pete Beaudreau Musiche: Alex Ebert Scenografia: John P. Goldsmith Costumi: Van Broughton Ramsey Effetti: Bob Munroe, Brendon O’Dell, The Effects Group Inc., Spin VFX Interpreti: Robert Redford (Navigatore solitario) Durata: 105’ 32 Film O ceano Indiano: durante una traversata in solitaria un uomo si risveglia dal sonno nel suo yacht di 14 metri andato a cozzare contro un container alla deriva. La falla, poco al di sopra della linea di galleggiamento, imbarca acqua a seconda del rollio del mezzo e diventa subito preoccupante. L’uomo la chiude alla meglio con colla e teloni e riprende la navigazione che ha presto un altro nemico, una forte tempesta che dopo ore di rovesci e arrampicate lascia l’imbarcazione a pezzi. Quando la forza del mare migliora l’uomo fa il punto della situazione: la radio, attraverso cui ha cercato di chiedere soccorso, dopo qualche gracidio si è definitivamente spenta, le attrezzature sono distrutte o compromesse, l’acqua ha invaso tutta la zona abitabile e quindi non è più possibile procedere ancora e bisogna abbandonare. L’uomo mette in mare un mezzo gonfiabile su cui getta le cose più necessarie, un po’ di acqua potabile, qualche provvista, un sestante e delle carte nautiche e lascia tristemente che il suo yacht si inabissi per sempre. Cerca così di tirare avanti per dirigersi verso la rotta principale delle grandi navi da carico che, immense, altissime e silenziose non si accorgono però delle sue segnalazioni. Ancora un giorno passa mentre la forza dell’uomo mostra le prime crepe e avanza in lui la sensazione di non farcela, grazie anche agli squali che circolano numerosi intorno al natante. Quando la tensione è al culmine nel buio della notte una luce fioca manda qualche segnale all’orizzonte: l’uomo brucia della carta in un contenitore per indicare la posizione ma presto il fuoco si propaga al gommone che in un attimo si incendia e lo costringe a gettarsi in mare. Quando ogni possibilità sembra perduta, l’uomo che si sta lasciando andare Tutti i film della stagione verso il fondo vede che in superficie qualcuno lo sta cercando con una torcia; riesce così a nuotare verso l’alto e ad aggrapparsi a una mano che da una barca si protende verso di lui. n uomo solo e il mare. È già tutto qui, pur volendo tirare in campo gli antenati illustri come “Il Vecchio e il mare” e, naturalmente, Moby Dick e poi i lavori tratti dai romanzi di Conrad fino al Commander di Russel Crowe e al ragazzo indiano Pi, da cui però il personaggio di Redford si distacca per costituirsi un’autonoma dimensione di solitudine e di grandezza. Non ci sono incubi da abbattere, fantasmi da inseguire, ossessioni da placare dentro il proprio io, che deve essere cimentato in continuazione in una prova all’infinito che non può mai avere termine. C’è l’uomo e il grande liquido da cui una volta affiorò per cominciare la vita e che ora sta per riassorbirlo alla fine perchè il tempo è passato e tutto deve divenire per ricominciare. L’uomo lo sa, sa di essere alla resa dei conti con se stesso, ma anche in questi momenti terribili non vuole perdere la civiltà conquistata in millenni di lotte, di progressi e di sangue: si fa la barba, continua a nutrirsi, inizialmente addirittura con un pasto caldo consumato con piatto e forchetta prima di passare alle scatolette; studia le mappe e usa il sestante, nei limiti del possibile tiene ordinato il suo ambiente per averlo sotto controllo; vive, insomma, come un uomo che ha contrastato la natura e battuto le avversità, i nemici, metabolizzato il dolore, esorcizzato l’incubo che può provenire dall’altro da sé; fino al limite della morte che continua a tenere a bada, spinge più in là, ne ritarda la presenza e le sue multiformi possibilità di apparizione. U È un uomo che ci porta a leggere le sue azioni in modi diversi a seconda della personale visione di ognuno: la barca che va a fondo è la nostra vita? Quella vita per la quale forse non abbiamo fatto abbastanza, fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare? Siamo chiamati forse alla fine a dare un estremo e finalmente vivo, reale sussulto alle nostre cattive azioni, alla nostra accidia, alla nostra inanità? Le metafore si accavallano, i sogni e le soluzioni pure e anche il container alla deriva potrebbe avere sostituito il monolite di Kubrick ad accrescere la limpida e liquida complicanza di cui è sempre più prigioniero il navigatore solitario e la nostra immaginazione: pure, facile e bello è incollare una paratia, usare ago e filo, sostenere un cavo elettrico, preparare un pasto, usare insomma la nostra manuale disponibilità umana che forse in tante occasioni abbiamo trascurato e ora diprepotenza ci impone di lottare contro i marosi e contro i rovesci che non hanno, pietà per nessuno. Traduce questo mare di sentimenti e di riflessioni un grandissimo Robert Redford che vuole ancora riproporci la sua personale convinzione sul valore di essere uomini già esaltata attraverso i boschi innevati del Canadà a caccia di orsi (Corvo Rosso non avrai il mio scalpo), nell’incubo del complotto dei servizi deviati della CIA (I tre giorni del Condor) o nel disperato, testardo salvataggio di un suo collega che sta per essere giustiziato in Cina nell’indifferenza di tutti (Spy Game) fino a Tutti gli uominini del Presidente o Brubaker: una serie straordinaria di personaggi in una grandissima cinematografia, in cui non possiamo distinguere l’uomo dall’attore perchè di entrambi Redford ha distillato l’arte pura e difficile del recitare e di essere uomo. Fabrizio Moresco STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (The Book Thief) Stati Uniti, 2013 Regia: Brian Percival Produzione: Fox 2000 Pictures, Studio Babelsberg Distribuzione: 20th Century Fox Italia Prima: (Roma 27-3-2014; Milano 27-3-2014) Soggetto: dal romanzo “La bambina che salvava i libri” di Markus Zusak Sceneggiatura: Michael Petroni Direttore della fotografia: Florian Ballhaus Montaggio: John Wilson Musiche: John Williams Scenografia: Simon Elliott Costumi: Anna B. Sheppard Interpreti: Geoffrey Rush (Hans Hubermann), Emily Watson (Rosa Hubermann), Sophie Nélisse (Liesel), Ben Schnetzer (Max), Nico Liersch (Rudy Steiner), Barbara Auer (Ilsa Hermann), Rainer Bock (Borgomastro Hermann), Oliver Stokowski (Alex Steiner), Matthias Matschke (Wolfgang), Heike Makatsch (Madre di Liesel), Roger Allam (Narratore (V.O.)/Morte), Julian Lehmann (Fratellino di Liesel), Levin Liam (Franz Deutscher), Carina Wiese (Barbara Steiner), Martin Ontrop (Sig. Lehmann), Hildegard Schroedter (Sig.ra Becker), Rafael Gareisen (Walter), Sandra Nedeleff (Sarah), Kirsten Block (Sig.ra Heinrich) Durata: 131’ 33 Film G ermania, anni della seconda guerra mondiale. Liesel è una bambina intelligente e coraggiosa, affidata dalla madre, comunista in fuga, ad Hans Hubermann e sua moglie Rosa; non sa leggere ma è molto aiutata dal suo affettuosissimo padre adottivo, dal suo compagno di scuola Rudy che si innamora presto di lei e da Max, un ragazzo ebreo che la coppia Hubermann nasconde nello scantinato. Grazie alla dedizione di queste persone che la amano e le insegnano il fascino dei libri, Liesel comincia a nutrire un amore per la lettura che diventa presto sconfinato al punto che la spinge a prendere a prestito “forzoso” dei libri (sempre restituiti) dalla casa del borgomastro, la cui moglie si affeziona preso a lei anche a causa della perdita recente di un figlio adoratissimo. La lettura permette a Liesel di aiutare Max quando si ammala di polmonite leg- Tutti i film della stagione gendogli delle pagine nel suo dormiveglia; la lettura la conforta durante le ristrettezze della guerra e i bombardamenti che seminano la morte vicino a lei. È proprio un bombardamento a portarsi via mamma e papà Hubermann e il piccolo Rudy; è la famiglia del borgomastro ad aver cura di Liesel che vivrà fino a novant’anni, conservando nella sua bella casa le foto, gli oggetti e i ricordi vari di tutte le persone importanti della sua vita. dattato dal romanzo di Markus Zusak, la storia è la composizione di vari elementi: l’opposizione al nazismo e i tanti modi per sopravvivere di una comunità che ha a che fare quotidianamente con gli orrori della persecuzione, della deportazione e della fame; immediatamente conseguente il comportamento della coppia di genitori adottivi, gli ottimi Geoffrey Rush ed Emily Watson A che fanno della loro straordinaria umanità la forza portante dell’opposizione a Hitler e dimostrano come sia invincibile la dignità di essere persone e il comportarsi da tali; la crescita generazionale di una ragazzina che costruisce la propria personalità sulla spinta dell’ottimismo e della risorsa trainante della cultura; il valore della pagina di un libro, la capacità di goderne le parole e il piacere di comunicarlo supera l’ambito ristretto di uno svago pur serio e importante per assurgere a una universalità capace di opporsi alla barbarie di ogni epoca. Purtroppo, se tutto ciò è encomiabile, non di eguale livello è la scelta autoriale della messa in scena e la direzione registica di tutta l’operazione. La storia inizia, continua e finisce con il commento fuori campo della Morte che immediatamente conferisce all’insieme una retorica falso poetica che non esprime nessuna drammaticità ma anzi l’appiattisce: il risultato è che le immagini, le scene, e il loro succedersi drammaturgico sono immerse senza soluzione di continuità in una melassa cromatica senza nerbo né fascino. La musica è opprimente, sempre sontuosa, a enfatizzare oltre ogni limite qualsiasi scena che perde di veridicità nella trattazione didascalica di eventi che dovrebbero commuovere, coinvolgere e produrre quella famosa catarsi che non prende mai vita, senza scosse né implicazioni. Purtroppo, secondo questa linea, il lavoro degli attori, pur di grande livello, una rivelazione la Liesel di Sophie Nélisse, non riesce a bucare questo appiattimento generale che coinvolge e svilisce anche l’assunto di base dato dal valore culturale, formativo e sociale posseduto dai libri. Fabrizio Moresco STORIA D’INVERNO (Winter’s Tale) Stati Uniti, 2013 Costumi: Michael Kaplan Effetti: Framestore Interpreti: Colin Farrell (Peter Lake), Jessica Brown Findlay (Beverly Penn), Russell Crowe (Pearly Soames), Jennifer Connelly (Virginia Gamely),William Hurt (Isaac Penn), Eva Marie Saint (Willa adulta), Mckayla Twiggs (Willa piccolo), Ripley Sobo (Abby),Will Smith (Giudice), Kevin Durand (Cesar Tan), Kevin Corrigan (Romeo Tan),Graham Greene (Humpstone John),Finn Wittrock (Gabriel), Rob Campbell (Gwathmi), Alan Doyle (Dingy Worthington), Maurice Jones (Cecil Mature) Durata: 113’ Regia: Akiva Goldsman Produzione: Akiva Goldsman, Marc Platt, Michael Tadross, Tony Allard per Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Weed Road Pictures Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 13-2-2014; Milano 13-2-2014) Soggetto: dal romanzo omonimo di Mark Helprin Sceneggiatura: Akiva Goldsman Direttore della fotografia: Caleb Deschanel Montaggio: Wayne Wahrman, Tim Sguyres Musiche: Hans Zimmer, Rupert Gregson-Williams Scenografia: Naomi Shoan 34 Film ew York del Novecento. Peter Lake è un ladro di professione e un orfano che da neonato è stato raccolto dalle acque del fiume Hudson dai pescatori locali. Cresce sotto la cura di un ladro famoso e potente chiamato Pearly Soames, in realtà un demone che trova soddisfazione nell’uccidere e che è a capo di una banda chiamata Five Points. Peter, dopo aver capito quali erano le intenzioni di Pearly, decide di andarsene tradendo così le aspettative del suo mentore, che lo voleva a capo della banda. Il giovane viene inseguito, ma un cavallo bianco e alato gli salva la vita. È lo stesso cavallo bianco, che nella notte prima di fuggire da New York, vuole far rapinare la ricca villa di città di Isaac Penn. Il giovane ladro dopo essersi intrufolato in questa casa, fa la conoscenza della figlia di Isaac. Lei è Beverly Penn, una giovane e bellissima donna dall’immensa chioma rossa, gravemente malata di consunzione e prossima alla morte. Peter se ne innamora e decide di rimanere in città anche se inseguito da Pearly. Il giorno seguente, la ragazza deve partire per la casa sul lago, dove la sta aspettando il resto della famiglia e decide di portare Peter con sé. In quel luogo della città, Pearly e i suoi non possono arrivare. Passano i giorni e Pearly rimasto a New York, ingaggia un angelo che, con del veleno, si appresta a uccidere la ragazza. Beverly dopo una notte d’amore con Peter, muore. Disperato perché era convinto che con il suo amore avrebbe potuto salvarla, in quanto gli era stato detto che dentro di sé possedeva il miracolo per salvare una giovane donna dai capelli rossi, decide di tornare a New York. N Tutti i film della stagione Lì viene catturato e ucciso da Pearly che lo spinge da un ponte nel fiume Hudson dopo averlo picchiato a morte. In realtà, Peter non è morto e riemerge dal fiume trovandosi davanti una New York è totalmente diversa da quella della città che aveva lasciato. Si ritrova nel 2014 e completamente privo di memoria. Grazie all’aiuto di una giornalista conosciuta per caso, riesce a trovare delle foto di lui e Beverly durante la vacanza sul lago ghiacciato e tutto gli ritorna in mente. Ritrovandosi però, vivo, dopo quasi cent’anni in una città che non conosce, accetta l’aiuto della giornalista. Ritrova anche la piccola sorellina di Beverly, che lui aveva conosciuto e ora è ovviamente invecchiata; lei gli fa capire che il miracolo che ha dentro di sé è per un’altra giovane donna dai capelli rossi. Arrivato a casa della giornalista conosce la sua figlioletta, malata di cancro e dopo aver intravisto i suoi capelli rossi tutti gli è chiaro: è lei la giovane donna da salvare. Vi è un problema, Pearly, dopo aver scoperto che Peter è ancora vivo, chiede al capo dei demoni di New York di poter avere uno scontro nel quale chi dovesse perdere morirebbe di morte vera. Peter ritrova il cavallo bianco e vola con la giornalista e la piccola alla casa sul lago inseguito da Pearly che questa volta può raggiungerlo. Peter vince lo scontro e porta la piccola, ormai in fin di vita, sul lettino che era stato preparato per accogliere il corpo morto di Beverly nella speranza del miracolo. Dopo aver appoggiato la piccola, le da un bacio sulla fronte e la bambina si risveglia magicamente. Peter in sella al suo bianco cavallo alato raggiunge la sua amata Beverly in cielo trasformandosi in una stella. he abbaglio! Storia d’inverno di Akiva Goldsman tratto dall’omonimo romanzo di Mark Helprin, si è rivelato una vera delusione. E pensare che sulla carta è un film vincente. Ha tutto: la storia di un amore talmente forte da superare i secoli, l’eterna lotta tra il Bene e il Male (quello vero, con Angeli e Demoni), un eroe buono (che la Disney avrebbe definito “un diamante allo stato grezzo”) e una innocente da salvare. Il romanzo, circa ottocento pagine, è un dipanarsi di personaggi di varia natura e che abbracciano oltre un secolo di storia: un piccolo gioiellino letterario. Goldsman, purtroppo, ha tralasciato diversi personaggi, elementi e sfumature del libro. Insomma ha scelto la via semplice e l’ha anche percorsa male, perché la sceneggiatura è piatta e molto banale. I dialoghi sono molto ingenui e, troppe volte, rasentano la stupidità. Queste ingenuità si estendono anche alla scenografia del film che risulta fin troppo superficiale e mediocre: il Male è rappresentato dal colore nero e il Bene dal bianco. Unica nota interessante è l’utilizzo di una texture di colori freddi, sottolineando l’inverno e il gelo che circondano Peter, che contrastano col caldo dei rossi capelli di Beverly. Bravi gli attori, quelli maschili, perché Jennifer Connelly non è assolutamente in parte. Colin Farrell e Will Smith, in cameo, non hanno nulla da eccepire. Il migliore è Russell Crowe, cattivone doc, che sembra davvero trovarsi a suo agio coi ruoli malefici. Per il resto il film è davvero trascurabile. C Elena Mandolini LAST VEGAS (Last Vegas) Stati Uniti, 2013 Regia: Jon Turteltaub Interpreti: Michael Douglas (Billy), Robert De Niro (Paddy), Produzione: Cbs Films, Gidden Media, Good Universe, con la Morgan Freeman (Archie), Kevin Kline (Sam), Mary Steenburpartecipazione di Outlaw Sinema gen (Diana), Jerry Ferrara (Dean), Romany Malco (Lonnie), Distribuzione: Universal Pictures International Italia Roger Bart (Maurice),Weronika Rosati (Veronica), Jena Sims Prima: (Roma 23-1-2014; Milano 23-1-2014) (Abby), Bre Blair (Lisa), Noah Harden (Billy adolescente), Ashley Soggetto e Sceneggiatura: Dan Fogelman Spillers (Elizabeth), Phillip Wampler (Sam adolescente), Julie Direttore della fotografia: David Hennings McGee (Stacey), Ric Reitz (Neil), Karen Ceesay (Debbie), RJ Montaggio: David Rennie Fattori (Paddy adolescente), Keith Middlebrook (Chris), Olivia Musiche: Mark Mothersbaugh Stuck (Sophie adolescente), Kelly O’Neal (Susan), Dawn Marie Scenografia: David J. Bomba (Brandi), Stephen Scarpulla (Danny), Janay Oakland (Madison) Costumi: Dayna Pink Durata: 104’ B illy, Paddy, Archie e Sam, amici fin da ragazzi e ora tutti intorno ai settanta e con i rispettivi problemi di vita personale e di salute, si ri- trovano a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato di Billy, il vecchio playboy del gruppo, ora deciso a sposare la sua amica che ha metà dei suoi anni. 35 La storia è già tutta qui anche se innumerevoli e ovvi sono gli episodi che caratterizzano lo strano soggiorno dei quattro amici; le bevute, le giocate al Film casinò, i sogni di sesso sfrenato per lo più resi vani, gli incontri, le rimpatriate e le reciproche confessioni sono tutti profondamente radicati su un concetto di base: gli anni sono passati e non si può fare finta che non esistano e gli attriti che hanno disturbato qualcosa tra i quattro tanti anni prima continuano a rendere amaro e non liberamente vivibile il singolare soggiorno nella città del peccato. A dare una sterzata intelligente e umana alla vicenda c’è la decisione da parte di Billy di soprassedere al matrimonio perchè in effetti lui non ama la ragazza che sta per sposare, da cui è attratto solo per la sua gioventù. È meglio per Billy, con l’assenso degli altri tre, assecondare l’interesse della più matura, anche se ancora molto affascinante Diane, cantante in un night dell’albergo, con cui è possibile ipotizzare un rapporto d’amore più paritario. Tutti i film della stagione oteva andare meglio questo revival vecchiardo che per l’ennesima volta ci ricorda dagli schermi che l’età media è aumentata e così le aspettative di vita e che oggi gli uomini di settant’anni sono come i cinquantenni di una volta bla bla bla e quindi è giusto che anche il cinema celebri quello che oggi è un semplice dato di fatto. Noi, essendo d’accordo con il “vecchio” Woody Allen quando dice che il pizzico di saggezza conquistato con l’età non ripaga il piacere perduto di invitare a trent’anni una ragazza a bere una birra, amiamo fino a un certo punto queste operazioni gradevolezza spinta che, all’inverosimile, vogliono convincerci di quanto tutto tutto tutto sia bello bello bello fino alla fine: anche in questo racconto affiora spesso l’amaro, l’acidità del rammarico e della nostalgia può trasformarsi in cordoglio, in ogni momento e non vale tutto questo il prezzo di vedere quattro grandi attori, ammirati più volte e più volte premiati, P alle prese con un’arrampicata dimostrativa in fin dei conti priva di interesse. Poteva quindi andare meglio se l’atmosfera di paternalismo che avvolge la scena come una melassa fosse stata meno densa e se il rancore e i luoghi comuni sugli acciacchi fossero stati messi all’angolo: come dire se vogliamo davvero quattro vecchie star immerse nel sesso, nell’alcol e nelle sfrenatezze, allora crediamoci senza freni, oppure, adottiamo una risoluzione ritmica scoppiettante alla Lemmon/Matthau. Ciò non è stato possibile perchè l’alchimia che sembrava potesse coagularsi facilmente tra i quattro mostri di Hollywood non si è creata; ognuno è andato avanti da solo, mai è entrato in rapporto diretto con il collega di scena e, quindi, il gioco, il ritmo implicito, la complicità non si sono prodotti e lo spettatore ha sempre atteso il decollo di una storia che non è mai avvenuto. Fabrizio Moresco DISCONNECT (Disconnect) Stati Uniti, 2012 Regia: Henry-Alex Rubin Produzione: Ld Entertainment, Wonderful Films Distribuzione: Filmauro Prima: (Roma 9-1-2014; Milano 9-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Andrew Stern Direttore della fotografia: Ken Seng Montaggio: Lee Percy, Kevin Tent Musiche: Max Richter Scenografia: Dina Goldman Costumi: Catherine George Effetti: Shane Gross, Colleen Bachman Interpreti: Jason Bateman (Rich Boyd), Hope Davis (Lydia L a storia, o meglio, le storie descritte nel film si svolgono negli Stati Uniti ma possono tranquillamente essere state tratte da quegli ormai numerosi fatti di cronaca che quasi quotidianamente occupano le pagine dei nostri giornali, o quelle delle fonti di informazione alternative alla stampa. Le vicende di tre nuclei familiari e quella di una single transitano sullo schermo, a volte sfiorandosi, mettendo a nudo una rete di rapporti interpersonali creatasi attraverso l’utilizzo di chats e social networks. Una giornalista televisiva, a caccia di notorietà, non esita a scavare nel sordido mondo delle chats erotiche entrando in contatto con un giovane modello online, che vende il suo corpo attraverso la webcam di un sito per soli adulti. Boyd), Frank Grillo (Mike Dixon), Michael Nyqvist (Stephen Schumacher),Paula Patton (Cindy Hull), Andrea Riseborough (Nina Dunham), Alexander Skarsgård (Derek Hull), Max Thieriot (Kyle “boitoi92”), Colin Ford (Jason Dixon), Jonah Bobo (Ben Boyd), Haley Ramm (Abby Boyd), Norbert Leo Butz (Peter), Kasi Lemmons (Roberta Washington), John Sharian (Ross Lynd), Aviad Bernstein (Frye), Teresa Celentano (Maria), Marc Jacobs (Harvey), Cole Michael Mohr (Cole), Kevin Csolak (Shane), Antonella Lentini (Cassie), Tessa Albertson (Isabella), Erin Wilhelmi (Tracy), Alex Manette (McManus) Durata: 115’ Una coppia, entrata in crisi dopo la morte del proprio unico piccolo figlio, si accorge con terrore di essere vittima di un furto di identità, che ha come conseguenza la perdita di tutti i propri averi e che inoltre sgretola i già fragili rapporti che legano i due personaggi. Un avvocato, più preso dal lavoro che dagli impegni familiari, non si avvede né si cura delle sofferenze psichiche del giovane e timido figlio. Un ex poliziotto, che oggi si occupa di crimini informatici, scopre che il proprio figlio adolescente e orfano di madre, si dedica ad azioni di bullismo utilizzando un social network per “massacrare” pubblicamente un compagno di scuola, forzando il feroce gioco fino al punto di spingerlo a tentare il suicidio. 36 Quattro storie forse ordinarie ma terribilmente attuali. Tre finali duri e un quarto probabilmente durissimo. collegarsi. Un ammonimento, un invito, un consiglio che questa volta viene dal Cinema. Da una cinematografia made in U.S.A. che già nel recente passato ha impegnato sceneggiatori e registi sul tema di Internet. Lo ha fatto però – salvo alcune rare eccezioni – sfruttando soprattutto le innovazioni più accattivanti e utilitaristiche che la grande rivoluzione tecnologica della comunicazione ha inizialmente apportato nella gestione delle attività umane. S Film Per anni ci siamo, perciò, appassionati alle vicende più o meno credibili di hackers, spie super tecnologiche, cyber-ladri, ragazzini “smanettoni” e altri stereotipi del genere, tralasciando l’interesse per il vero grande cambiamento che il world wide web andava introducendo nella gestione nei rapporti interpersonali. La grande rete che tutti avvolge per mezzo di siti web, telefoni intelligenti, chatrooms, Facebook e altro ancora; che ha una risposta per tutto e per tutti e alla quale molta gente si rivolge con strabiliante leggerezza e irresponsabile fiducia. Il film di Henry Alex Rubin porta sullo schermo quattro storie di personaggi molto diversi tra loro per caratteristiche di vita, ma uniti, sia da una conclamata difficoltà di comunicazione interpersonale, che da un improvvido quanto compulsivo e supino utilizzo delle tecnologie Internet. I personaggi adulti non si comprendono più e non colloquiano tra loro a causa di esperienze dolorose passate o attuali: la morte di un figlio ancora piccolo, la perdita di una compagna di vita, la voglia di successo nell’attività professionale, l’incapacità di comprendere il disagio psichico del proprio figlio. Sensazioni, angosce e dolori che non riescono a esternare con i propri familiari. I giovani, invece, riversano inconsciamente il malessere derivato dalle le proprie carenze affettive divertendosi a compiere atti di cyberbullismo nei confronti di un coetaneo. Questi clichés che il regista ci propone sono accomunati dalla intima convinzione di non essere in grado di ricevere comprensione dalle persone che sono loro vicine, non cercano l’atto affettuoso dell’abbraccio, o quello confortante della parola detta, Tutti i film della stagione ma inseguono nell’estraneo, nell’Avatar sconosciuto, nel nickname accattivante la speranza del lenimento delle proprie pene. Tutti, in fondo, agiscono in buona fede, pronti a riversare sulla tastiera le proprie debolezze, i propri fallimenti, rendendoli inconsapevolmente e ingenuamente pubblici e utilizzabili contro se stessi o contro individui più fragili. E così Rubin affronta il tema del pericolo, insito nella rete, parlandoci del dramma delle truffe telematiche, del cyberbullismo, dell’ utilizzo di situazioni difficili altrui per ottenere vantaggi per se stessi, della prostituzione minorile online. Lo fa con apprezzabile mestiere – considerando la sua ancora giovane età e le sue limitate, ma ampiamente riconosciute, esperienze cinematografiche - coadiuvato da un ottimo cast di attori e utilizzando pennellate di suspance velatamente mescolate a metodi filmici documentaristici; a mio avviso con una forte componente pedagogica. Nel titolo del film c’è tutta l’opera. Non ho riscontrato intenti moralistici, né tantomeno luddistici richiami all’abbandono o alla distruzione della tecnologia “ cattiva “. Un coltello può essere usato per tagliare il pane, o per ferire, anche mortalmente. A noi la scelta. Convincenti, e vogliamo dirlo, anche bravi, Jason Bateman nel ruolo del padre, avvocato disattento e distante e Colin Ford in quello del giovane bullo . Disconnect: scollegarsi per riapprendere e riprendere a comunicare Un film da vedere. Enrico Sonno THE COUNSELOR – IL PROCURATORE (The Counselor) Stati Uniti, 2013 Regia: Ridley Scott Produzione: Ridley Scott, Nick Wechsler, Steve Schwartz, Paula Mae Schwartz per Chockstone Pictures, Scott Free Productions, Nick Wechsler Productions Distribuzione: 20th Century Fox Italia Prima: (Roma 16-1-2014; Milano 16-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Cormac McCarthy Direttore della fotografia: Dariusz Wolski Montaggio: Pietro Scalia Musiche: Daniel Pemberton Scenografia: Arthur Max Costumi: Janty Yates I l Procuratore, come viene abitualmente chiamato senza specificare il nome, è un uomo rispettabile e Interpreti: Michael Fassbender (Procuratore), Penélope Cruz (Laura), Javier Bardem (Reiner), Cameron Diaz (Malkina), Brad Pitt (Westray), Bruno Ganz (Commerciante diamanti), Rosie Perez (Ruth), Dean Norris (Acquirente), Natalie Dormer (La bionda), Goran Visnjic (Banchiere), Rubén Blades (Jefe), Toby Kebbell (Tony), Édgar Ramírez (Sacerdote), Barbara Durkin (Cameriera), Alex Hafner (Agente di polizia sull’autostrada), Daniel Holguín (Camionista), Chris Obi (Guardia del corpo di Malkina), Paris Jefferson (Cameriera), Dar Dash (Barman), Emma Rigby (Ragazza di Tony), Giannina Facio (Donna al telefono), César Aguirre (Camionista) Durata: 111’ stimato. Vive in Texas vicino all’area di confine con il Messico. Un giorno, cede alla tentazione di 37 entrare in un mondo losco e pericoloso, quello cioè del commercio di droga, per guadagnare in fretta molto denaro e poter Film sposare Laura, la donna di cui è profondamente innamorato e che ignora ciò che lui si appresta a fare. Contatta Reiner, proprietario di un nightclub e fidanzato con l’algida e perfida Malkina, per concludere l’affare, ma la situazione gli scappa di mano. Qualcuno intercetta il camion che trasporta la droga e se ne impossessa. I messicani del cartello della droga, con cui Reiner era d’accordo, credono che sia lui che il Procuratore facciano il doppio gioco. Così, privi di scrupolo, rapiscono la povera Laura e la fanno fuori, poi eliminano Reiner mentre il Procuratore ormai disperato e totalmente spiazzato da tutti questi tragici imprevisti è costretto a fuggire e a nascondersi. Chi è dunque l’artefice del disastro? La furba e spietata Malkina ha sapientemente orchestrato tutto. Rubato il malloppo è l’unica che riesce a farla franca e a regalarsi una nuova vita possibilmente in un altro continente. ratto dal romanzo omonimo dello scrittore vincitore del Pulitzer Cormack McCarthy, che si è voluto cimentare anche come sceneggiatore, The Counselor è una parabola nera sul Male e sulle conseguenze irrimediabili T Tutti i film della stagione delle nostre azioni. McCarthy che ha scritto, tra i tanti, Non è un paese per vecchi, portato con successo sullo schermo dai fratelli Coen, anche in questo caso riesce a catturare l’attenzione tratteggiando una serie di personaggi singolari e avvolgendo di umorismo macabro una vicenda che rasenta l’incubo. Dirige la leggenda Ridley Scott, regista premio Oscar di provata fama (Alien, Blade Runner, Thelma e Louise, Il Gladiatore) che, dopo aver esplorato lo spazio alla ricerca del Divino e dell’origine dell’uomo nel soporifero Prometheus, torna finalmente con i piedi per terra e ci regala l’ennesima, ottima prova registica con questo pseudo thriller minimalista, interessante e soprattutto sui generis. Arguto, cinico tutto soffuso di humor nero, The Counselor è un film indigesto e decisamente inquietante come lo sono i temi classici di McCarthy: l’umanità non ha nulla di buono, le persone fanno delle scelte che portano con sé delle conseguenze; tali scelte per lo più si rivelano sbagliate e, ciò che è peggio, non c’è alcuna possibilità di tornare indietro, di rimediare in qualche modo. Insomma non c’è luce in fondo al tunnel, non c’è speranza. L’inesorabile viaggio del protagonista verso il disastro viene stemperato da momenti di umorismo inaspettati che in- terrompono, sia pure per poco, quel senso di ineluttabilità e di tragedia imminente, ma, soprattutto, inevitabile di cui tutto il film è soffuso. A ciò si aggiungono i dialoghi serrati e il buono lavoro fatto sui personaggi grazie anche al cast ben assortito e di richiamo scelto da Ridley Scott. L’affascinante Michael Fassbender (già in Prometheus) è il raffinato ed elegante Procuratore, impeccabile nei suoi completi Armani, innamorato di Laura/Penelope Cruz, costretta a pagare un prezzo altissimo per le scelte sbagliate di colui che sarebbe dovuto diventare suo marito se solo fosse stato meno ambizioso e avido. Javier Bardem, Oscar come migliore attore per il succitato Non è un paese per vecchi, gigioneggia un po’ troppo nel ruolo dello stravagante Reiner. Buona la performance di Cameron Diaz alias Malkina, forse uno dei personaggi femminile più duro e oscuro mai immaginati dal regista. Ma la prova migliore ce la regala Brad Pitt, che interpreta il brillante e ingegnoso Westray, l’ambiguo intermediario che cerca di mettere in guardia il Procuratore dai pericoli del mondo in cui sta per entrare. Cristina Giovannini LA BELLA E LA BESTIA (La belle & la bête) Francia, 2013 Regia: Christophe Gans Produzione: Eskwad, Pathé, Studio Babelsberg Distribuzione: Notorius Pictures Prima: (Roma 27-2-2014; Milano 27-2-2014) Soggetto: dal racconto omonimo di Madame de Villeneuve Sceneggiatura: Christophe Gans, Sandra Vo-Ahn Direttore della fotografia: Christophe Beaucarne Montaggio: Sébastien Prangère Musiche: Pierre Adenot Scenografia: Thierry Flamand Costumi: Pierre-Yves Gayraud Effetti: Louis Morin rancia, inizi 1800. Un ricco mercante, vedovo e padre amatissimo di sei figli, tre femmine (Belle, una di queste) e tre maschi, va in rovina per l’affondamento durante una tempesta in mare, di tre suoi vascelli carichi di merce preziosa. Il forzato trasferimento in campagna della famiglia, a cui è stato tolto tutto, porta un giorno il mercante a girovagare nei boschi e a entrare in un castello meraviglioso, in apparenza disabitato e a portare via sul suo cavallo un F Interpreti: Vincent Cassel (Il Principe/La Bestia), Léa Seydoux (La Bella), André Dussollier (Il Mercante), Eduardo Noriega (Perducas), Myriam Charleins (Astrid), Audrey Lamy (Anne), Sara Giraudeau (Clotilde), Jonathan Demurger (Jean-Baptiste), Nicolas Gob (Maxime), Louka Meliava (Tristan), Yvonne Catterfeld (La Principessa), Dejan Bucin (Louis), Mickey Hardt (Etienne), Gotthard Lange (Bailiff), Dennis Oestreich (Adeliger Ballgast),Wolfgang Menardi (Thierry), Arthur Doppler (Virgil), Elisabeth Bogdan (Fanny), Marie Gruber (Adèle), Max Volkert Martens (Dumont), Nora Hütz (Serafina) Durata: 110’ carico di preziosi che potrebbe risollevare le sorti della sua famiglia. In realtà, il padrone del castello è un gran principe trasformato in Bestia da un incantesimo maledetto perchè un tempo ha ucciso con una freccia il famoso cervo d’oro, sotto le cui spoglie si nascondeva una ninfa che lui amava. Il sortilegio a cui il principe è legato può essere sciolto dal nuovo amore di un’altra donna che si dovrà innamorare di lui indipendentemente dalle sue sembianze feroci. Così succede 38 che il mercante, imprigionato dalla Bestia sia liberato in cambio di Belle, l’unica dei figli disposta a sacrificarsi per il padre. Il soggiorno della ragazza al castello non si rivela così terribile, in quanto la Bestia, innamoratasi di lei è disposta a concederle qualsiasi cosa e lei si dice almeno disponibile a non abbandonare i luoghi incantati se la lascerà trascorrere una giornata con la sua famiglia. La visita di Belle nella sua vecchia casa dura però poco, perchè vi fa irruzione un Film gruppo di predoni, un tempo creditori del mercante, ora sulle tracce di tutto ciò che possa rappresentare un bottino. Il ritorno precipitoso di Belle al castello si porta dietro tutti, buoni e cattivi: inutile dire che i malefici della foresta incantata faranno strage dei banditi, la bestia ferita e adagiata in una conca di acqua miracolosa riprenderà le fattezze del bellissimo principe, Belle potrà passare con lui il resto della vita e mettere al mondo bambini a cui raccontare la favola della sua giovinezza. ncora il cinema si rivolge a una favola antica dalle grandi tradizioni sia letterarie che spettacolari come se, periodicamente, avesse bisogno di immergersi nella linfa più vitale dell’ispirazione fiabesca per trarne nuovi spunti e nuove fantasie. Certo qui il passato non manca trovandosi le prime radici del racconto addirittura nelle Metamorfosi di Ovidio per proseguire con lo Straparola del 1500 fino alla versione Villeneuve del 1740, a dimostrazione che la ricerca della passione dei sensi nel fondo della paura e dell’orrore ha sempre accompagnato gli incubi e i desideri dell’essere umano. Ovvio che il cinema, terreno che meglio ha espresso quegli incubi e quei desideri si impadronisse della A Tutti i film della stagione favola per farne un trionfo di immagini e sensualità. Lo scopo è sempre stato lo stesso: il mistero del sortilegio che spinge un uomo affascinante a provare l’amore nella costrizione di uno schermo animalesco e l’oscura possibilità della fascinazione femminile per il bestiale, il tutto nella forma spettacolare offerta dal cinema, qui utilizzata al massimo della ricchezza e della cromaticità tecnologica degli effetti speciali. Anche le difficoltà sono sempre state le stesse e ugualmente Cocteau si era posto il problema in occasione della sua opera del ‘46: come nascondere il fascino del protagonista maschile, cioè il volto di una star per tutto il film e svelarlo solo alla fine? E se nella grande opera di allora la risoluzione era stata quella della trasformazione poetica assoluta qui il regista Gans utilizza il suo grande talento visivo per alternare la presenza di Vincent Cassel (già con lui ne Il Patto dei lupi del 2001) in un intelligente alternarsi di flash-back che permettono di godere della seduzione del bell’attore avvicendata con quella della Bestia a cui, peraltro, è stata costruita una figura estremamente elegante, aristocratica e niente affatto repellente. La protagonista femminile, Lea Seydoux modifica a 180 gradi la sua torrida provenienza dalla carnalità spregiudicata de La vita di Adele per entrare pienamente in un personaggio dolcissimo misto di incredulità, timore e umanissimo desiderio. Questo però è “solo” la nervatura centrale della favola, trattata, è vero, con grande eleganza spettacolare, perchè c’è molto altro: le vicissitudine mercantili e debitorie che quasi uccidono il padre di Belle, la dabbenaggine dei fratelli che cadono presto nelle mai dei masnadieri, l’insistenza petulante e incapace di comprendere delle due sorelle di Belle (qualcuno le ha paragonate alle sorellastre di Cenerentola...) e il ridondante spazio dato alla spaventevole vitalità della foresta che con alberi, giganti e guardiani di pietra costituisce un film nel film. Tutto ciò enfatizza, appesantisce, dilata la centralità del racconto principale con un effetto distraente, disperso in così tanti rivoli spesso avulsi dalla magia dell’incantesimo alla base della narrazione. Lo spettatore così fatica a ritrovarsi e a ritrovare una identità narrativa in più punti caduta. Resta la bellezza degli interpreti principali, il fascino intatto dei loro personaggi, l’enigma di un segreto, la magia di una storia antica che risulta ancora oggi avvincente. Fabrizio Moresco LA GENTE CHE STA BENE Italia, 2013 Montaggio: Renata Salvatore Musiche: Santi Pulvirenti Scenografia: Tonino Zera Costumi: Eva Coen Interpreti: Claudio Bisio (Umberto Ilario Dorloni), Margherita Buy (Carla), Diego Abatantuono (Patrizio Azzesi), Jennipher Rodriguez (Morgana), Laura Baldi (Lorena), Matteo Scalzo (Giacomino), Carlotta Giannone (Martina), Carlo Buccirosso (Maresciallo Carabinieri), Antonio Pauletta (inserviente) Durata: 105’ Regia: Regia: Francesco Patierno Produzione: Carlo Macchitella, Alessandro Passadore, Maurizio Totti, Alessandro Usai, per Madeleine e Colorado Film con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 30-1-2014; Milano 30-1-2014) Soggetto: dal romanzo omonimo di Federico Baccomo “Duchesne” Sceneggiatura: Federico Baccomo “Duchesne”, Federico Favot, Francesco Patierno, Marco Pettenello Direttore della fotografia: Maurizio Calvesi ’Avvocato Umberto Dorloni crede di aver raggiunto la vetta del successo e di essere diventato intoccabile. Niente, secondo lui, può scalfirlo. Nemmeno la precarietà, o la tanto decantata crisi. Questa sua eccessiva sicurezza lo porta a essere superficiale nel lavoro e in famiglia, dove non si accorge dei segnali di aiuto che gli lanciano moglie Carla e figli. Quando non porta a termine il più importante contratto dello studio legale in cui è socio, viene licen- L ziato e si ritrova a fare i conti con l’età, il mercato del lavoro e le gravi difficoltà in famiglia. Purtroppo per lui, la vita si complica ancora di più quando conosce Patrizio Azzesi, mefistofelico avvocato che gli propone un’offerta che non può rifiutare: diventare associato di un importante studio internazionale che aprirà una prima sede in Italia. Carla gli rivela di essere rimane incinta e che vorrebbe tanto tenere il bambino, ma Umberto gli dice di abortire, in quanto hanno già due 39 figli e non sarebbe il momento adatto per averne un terzo; Carla accetta con stizza, ma comincia a odiarlo. Intanto la procace moglie di Azzesi, Morgana, lo seduce e lo porta a tradire Carla e, di pari passo, la proposta di Azzesi si rivela una bufala e Umberto si ritrova senza prospettive lavorative. Come se non bastasse, Carla lo lascia dopo aver abortito e si rifugia nella loro casa di campagna assieme ai figli. Nel corso di un weekend sulla neve assieme a Morgana, Umberto viene Film contattato da Azzesi, il quale gli dice che il progetto dello studio legale è partito nuovamente e che lui è dentro. Umberto decide di tornare in città, ma la fragile Morgana reagisce molto male e volutamente provoca un incidente nell’auto in cui si trovano. Lei muore sul colpo e Umberto, preso dal panico, fugge via. Nessuno saprà mai la verità, ma il peso di quella morte cambieranno l’animo di Umberto, il quale rifiuta la proposta di Azzesi, che intanto ben se ne frega della dipartita della moglie e sembra quasi sollevato nell’essere nuovamente libero. Umberto decide di riconquistare la sua famiglia e li raggiunge in campagna, dove scopre che Carla non ha abortito. Felice come non mai, le chiede di ricominciare da zero e Carla accetta. Umberto diventa il “Mammo” di casa, mentre Carla, di gran lunga un avvocato più in gamba del marito, ritorna a lavorare con tanti profitti. Tutti i film della stagione l film La gente che sta bene è tratto dall’omonimo romanzo di Federico Baccomo, alias Duchesne, e rispetto al primo libro Studio illegale, che raccontava la vita di un giovane professionista, scavalca la barricata e ci mostra le vicende del Capo. Per la serie diamo una botta al cerchio e una alla botte. Se prima al centro della storia c’erano i disastri dei giovani in carriera e i loro sacrifici a discapito della vita personale, ora c’è la crisi che colpisce i cosiddetti “arrivati”, quelli col lavoro a tempo indeterminato. In fondo, molte volte, ciò che vediamo è solo pura apparenza, una facciata che nasconde gravi problematiche personali e non. Il nucleo del film, a tratti banale, termina qui. La storia si suddivide in due parti: la prima di natura comica, la seconda dall’impronta più melodrammatica. I due elementi non sono ben amalgamati e per un’ora abbondante ci si annoia e si ride davvero poco; inoltre i dialoghi sono trop- I po lunghi e tendono a spiegare tutto quello che prova il protagonista. Tale sceneggiatura va a inficiare l’azione e l’andamento della storia, che si rivela altamente noiosa e, di rimando, l’attenzione del pubblico inevitabilmente scema. L’eccessivo e troppo repentino colpo di scena drammatico stordisce senza lasciare alcunché. Si chiude con un finale che salva capra e cavoli. Peccato, perché i personaggi sono davvero accattivanti: il protagonista è un narcisista vigliacco, Carla è una donna remissiva e acuta, Morgana è solo apparenza che racchiude tanta fragilità. Quello che più è interessante è la malvagità e l’egoismo dell’umanità che emergono da ogni personaggio: chi per soldi, chi per amore, tutti si rivelano egoisti, soprattutto gli uomini. Si salva un grande cast costituito da Claudio Bisio, Margherita Buy e un fantastico Diego Abatantuono. Elena Mandolini A PROPOSITO DI DAVIS (Inside Llewyn Davis) Stati Uniti, 2012 Regia: Joel e Ethan Coen Produzione: Scott Rudin, Ethan e Joel Coen per Scott Rudin Productions, Mike Zoss Productions, Studiocanal Distribuzione: Lucky Red Prima: (Roma 6-2-2014; Milano 6-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Joel e Ethan Coen Direttore della fotografia: Bruno Delbonnel Montaggio: Joel e Ethan Coen Musiche: T-Bone Burnett, Marcus Mumford Scenografia: Jess Gonchor Costumi: Mary Zophres Effetti: Framestore ew York febbraio 1961. Llewyn Davis, con la sua chitarra al seguito e stretto nella sua giacca di velluto beige per difendersi dal freddo dell’inverno, è un animo tormentato che si arrangia a suonare nei club cercando di farsi strada come solista dopo il suicidio del suo partner musicale, Mike Timlin. Il suo album da solista “Inside Llewyn Davis” non vende una copia. Llewyn non ha un appartamento, né soldi per pagarsene uno, dorme sui divani di chi capita affidandosi alla generosità di amici e sconosciuti, arrabattandosi con lavori qualsiasi. Dopo una performance al Gaslight Café, sul retro del locale Llewyn viene pestato da un uomo che si nasconde nella penombra. Quella notte, il giovane musicista dorme a casa dei suoi amici Gorfein. Ma N Interpreti: Oscar Isaac (Llewyn Davis), Carey Mulligan (Jean Berkey), John Goodman (Roland Turner), Garrett Hedlund (Johnny Five), Justin Timberlake (Jim Berkey), F. Murray Abraham (Bud Grossman), Stark Sands (Troy Nelson), Adam Driver (Al Cody), Jerry Grayson (Mel Novikoff), Robin Bartlett (Lillian Gorfein), Max Casella (Pappi Corsicato), Ethan Phillips (Mitch Gorfein), Jeanine Serralles (Joy), Steve Routman (Dott. Marcus Ruvkun), Ricardo Cordero (Nunzio), Michael Rosner (Arlen Gamble), Stan Carp (Hugh Davis), Jake Ryan (Danny), Helen Hong (Janet Fung), Benjamin Pike (Dylan), Ian Jarvis(Sig. Cromartie), Bonnie Rose (Dodi Gamble), Alex Karpovsky (Marty Green) Durata: 105’ il mattino seguente, quando esce dall’appartamento, Llewyn si lascia scappare il gatto dei suoi amici. Il ragazzo riprende l’animale e lo porta con sé a casa della sua coppia di amici Jim e Jean Berkey. Jean confessa a Llewyn di essere incinta e, dal momento che potrebbe essere lui il padre del bambino che aspetta, la ragazza gli chiede i soldi per l’aborto. Dopo aver dormito sul divano dei Berkey, il mattino dopo Llewyn si lascia di nuovo sfuggire il gatto dei Gorfein. Jim invita Llewyn, registra una nuova canzone insieme a Jim e Al Cody. Bisognoso di soldi, Llewyn si accorda per 200 euro senza diritti d’autore. Subito dopo, il musicista incontra Jean reduce dalla visita dal ginecologo e scopre che una sua ex, per la quale aveva pagato l’aborto, aveva deciso di tenere il bambino 40 tenendolo all’oscuro e trasferendosi in un’altra città. Jean lo accusa di essere un fallito senza uno scopo nella vita. Poco dopo, Llewyn crede di riconoscere per strada il gatto dei Gorfein e glielo riporta quella stessa sera quando è invitato a cena da loro. Dopo cena, gli amici gli chiedono di cantare e il giovane esegue una canzone che aveva registrato insieme al suo compagno defunto. Quando, però, la signora Gorfein inizia a cantare la composizione di Mike, Llewyn ha uno scatto d’ira. La signora Gorfein lascia la tavola in lacrime, poi torna con il gatto e dice a Llewyn che quello non è il loro felino. Il musicista va via portandosi il gatto. Poco dopo, Llewyn trova un passaggio per Chicago sull’auto di due uomini, lo sballato e corpulento musicista jazz Roland Film Turner e il suo autista e aiutante Johnny Five. I tre si fermano per strada a mangiare, ma nel bagno del locale Roland si sente male a causa di un’overdose di eroina. I tre fermano l’auto sul bordo dell’autostrada per riposarsi, ma un poliziotto li affianca per un controllo. Johnny oppone resistenza e viene arrestato. Senza le chiavi dell’auto per poter proseguire, Llewyn scende, lasciando sul sedile posteriore il gatto e Roland privo di sensi. Arrivato a Chicago, il giovane musicista va dal potente manager musicale Bud Grossman e gli chiede un’audizione. Dopo averlo ascoltato, l’impresario dice a Llewyn che non è portato per essere un cantante solista e gli propone di inserirlo in un nuovo trio musicale che sta formando. Llewyn rifiuta l’offerta e si mette a fare l’autostop per tornare a New York. Trova un passaggio da un tale che gli chiede di guidare. Mentre è al volante, Llewyn urta un gatto che riconosce come il suo. Tornato a New York, il musicista paga i 148 dollari dovuti per tornare ad arruolarsi nella Marina Mercantile e va a trovare il padre malato. Llewyn cerca la sua licenza di marinaio, necessaria per salpare, ma la sorella dice di averla buttata insieme a una scatola di sue vecchie cose. Intanto al Gaslight Café, Llewyn parla con Pappi Corsicato che si vanta di aver fatto anche lui sesso con Jean. Il musicista è turbato (probabilmente perché sente di essere stato raggirato da Jean per ottenere i soldi per l’aborto) e molesta una donna che sta cantando. Poi si reca all’appartamento dei Gorfein, dove viene accolto gentilmente dai suoi amici. Llewyn è stupito nel vedere che il loro gatto, il cui nome che lui aveva dimenticato è Ulisse, ha trovato da solo la strada di casa. La scena finale è la stessa di quella d’apertura. Llewyn si esibisce al Gaslight, Pappi lo stuzzica su un episodio successo la sera precedente, poi gli dice che un amico lo sta aspettando di fuori, sul retro. Appena Llewyn lascia il locale, un giovane e sconosciuto artista di nome Bob Dylan sale sul palco e inizia a cantare. Sul retro del Gaslinght, Llewyn viene picchiato da un uomo che si cela nella penombra per la molestia provocata la sera precedente a una cantante, sua moglie. Llewyn vede l’uomo allontanarsi in taxi e lo saluta silenziosamente. n altro eroe perdente, affascinante e indimenticabile, malinconico e a tratti rude, destinato a diventare una nuova icona nella galleria di personaggi usciti dalla geniale fantasia dei fratelli Coen, come il Drugo di Il grande U Tutti i film della stagione Lebowski, Ed Crane di L’uomo che non c’era o Larry Gopnik di A Serious Man. Questo nuovo eroe stropicciato (negli abiti e nell’animo) si chiama Llewyn Davis e sogna di sfondare come cantante folk nella New York del 1961. A proposito di Davis (in originale il ben più significativo Inside Llewyn Davis) racconta una settimana nella vita di questo giovane cantante folk che cerca con fatica di farsi strada nel mondo musicale del Greenwich Village dei primi anni Sessanta. Un viaggio, reale e metaforico, un’avventura, musicale e non, una suggestione ricca di citazioni cinefile. Da sempre affascinati dalla musica del cosiddetto “folk revival” della fine degli anni Cinquanta (sonorità e canzoni che avevano già omaggiato in Fratello, dove sei?) e dalla vivace scena del Village prima che Bob Dylan vi facesse la sua comparsa, i fratelli Coen sono partiti da un libro, Manhattan Folk Story (in originale The Mayor of MacDougal Street) scritto dal musicista folk Dave Van Ronk (insieme al giornalista Elijah Wald) incentrato proprio su quegli anni. I due fratelli registi hanno approfondito non solo la storia di Van Ronk, ma anche di tutta quell’epoca costruendoci sopra una suggestiva storia di finzione. La storia di Van Ronk è un pretesto per parlare di un momento di transizione cruciale prima dell’arrivo degli anni ’60, ma Llewyn non è Van Ronk anche se canta alcune sue canzoni e ne condivide il background di ragazzo della classe operaia diviso tra musica e lavori occasionali su navi mercantili, oltre che l’amore per la musica folk autentica; uno stile creato dalla classe lavoratrice e trasmesso da un artista all’altro. Sulla New York capitale del folk, 41 sull’ambiente dei locali del Greenwich Village, da cui sono usciti talenti come quello di Dylan che avrebbero rivoluzionato il mondo della musica, molto si sa, ma molto meno si conosce della New York del periodo immediatamente precedente, quando la musica folk non ha ancora grande seguito e i tanti ragazzi che la suonano sono ancora in cerca di una loro collocazione. Ecco il punto, un giovane uomo in cerca della propria dimensione, un novello Ulisse che intraprende la sua personale odissea. A detta dei due geniali fratelli registi, il punto di partenza è stata una scena, solo una scena, un cantante folk che viene picchiato nel vicolo dietro a un locale. Da lì l’invenzione di un personaggio e del suo mondo in una storia esemplarmente, costruita su una struttura perfettamente circolare. Ma la vicenda, in maniera tipicamente coeniana, è un pretesto per qualcosa di più, un inno all’arte: della musica certamente, ma anche del cinema. Alla ricostruzione storicamente perfetta di un mondo e di un ambiente musicale (fatta con l’essenziale apporto di quel T Bone Burnett che ha già collaborato con i Coen come produttore esecutivo musicale in Fratello dove sei?) corrisponde un sentito omaggio al cinema come alta forma d’arte. Non a caso, il 1961 è un anno importante anche per la settima arte, essendo l’anno di un capolavoro come Colazione da Tiffany qui omaggiato con la presenza forte del gatto senza nome (almeno fino alla fine, quando la rivelazione del nome del felino è uno dei tanti colpi da maestro disseminati per il film), vera presenza circolare della pellicola, destinata a far sentire il protagonista ancora Film più perdente. Ed è proprio sul senso di sconfitta che si arrotola la struttura del film, sul delicato confine che divide il successo dall’insuccesso, rivestito ancora della tipica ironia tagliente e sempre più nera dei Coen. La presenza forte del caso, del destino, puntella il viaggio di Llewyn (uno straordinario Oscar Isaac) portandolo a compiere sempre, inesorabilmente, scelte sbagliate. Un percorso fatto di sconfitte Tutti i film della stagione in cui è accompagnato da una galleria di personaggi eccentrici o enigmatici, frutto di un amalgama tra suggestioni provenienti da personaggi realmente esistiti e figure di fantasia, interpretati da un gruppo di attori eccezionali, dal duo musicale (e non) composto da Carey Mulligan e Justin Timberlake (bellissima la loro esibizione), al musicista-cantante jazz cui offre il volto e il corpo massiccio John Goodman, al potente manager musicale F. Murray Abraham. Un grande film, poetico, struggente, sottilmente ironico, maggiormente intimo e più sentito (Inside Llewyn Davis) rispetto alle altre opere dei Coen, meritatissimo Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2013. Elena Bartoni CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER (Captain America: The Winter Soldier) Stati Uniti, 2014 Regia: Anthony Russo, Joe Russo Produzione: Marvel Entertainment, Marvel Studios, Sony Pictures Imagewprks Distribuzione: The Walt Disney Company Italia Prima: (Roma 26-3-2014; Milano 26-3-2014) Soggetto: dai personaggi di Jack Kirby, Joe Simon,Ed Brubaker Sceneggiatura: Christopher Markus, Stephen McFeely Direttore della fotografia: Trent Opaloch Montaggio: Jeffrey Ford, Matthew Schmidt Musiche: Henry Jackman Scenografia: Peter Wenham Costumi: Judianna Makovsky Effetti: Daniel Sudick, Vincent Cirelli, Russell Earl, Jamie Hal- D ue anni dopo la battaglia di New York, Steve Rogers vive a Washington D.C., dove fa la conoscenza dell’ex soldato Sam Wilson. Chiamato per una missione da Natasha Romanoff, si unisce alla squadra speciale dello S.H.I.E.L.D. nota come S.T.R.I.K.E. (di cui fanno parte anche Brock Rumlow e Jack Rollins) per liberare una nave dell’agenzia, assalita da alcuni pirati capeggiati da Batroc. Dopo aver messo fuori gioco tutti i pirati, Steve duella con Batroc, che tiene testa al Capitano per qualche momento, prima di essere violentemente tramortito. Nella lotta, Rogers finisce in una stanza in cui la Vedova Nera stava scaricando una serie di dati e informazioni, contenute nei server interni della nave. L’operazione ha comunque successo e gli ostaggi vengono liberati e i pirati presi in custodia dall’agenzia. Tuttavia il consiglio di sicurezza mondiale è spazientito dalla facilità con cui una nave è stata presa da dei semplici pirati, per cui il viene accusato soprattutto il Segretario Alexander Pierce. Nick Fury lo aspettava fuori dall’ufficio: avvisato dal suo sesto senso, il Direttore chiede di prorogare il progetto Insight, richiesta che Pierce accoglie. Il progetto Insight era stato mostrato a Rogers dallo lett, Luma Pictures, Gentle Giant Studios Inc., Industrial Light & Magic, Capital T. Interpreti: Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Anthony Mackie (Sam Wilson/ Falcon), Cobie Smulders (Agente Maria Hill), Frank Grillo (Brock Rumlow), Emily VanCamp (Agente 13), Hayley Atwell (Peggy Carter), Robert Redford (Alexander Pierce), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Dominic Cooper (Howard Stark), Toby Jones (Arnim Zola), Callan Mulvey (Jack Rollins), Garry Shandling (Senatore Stern), Georges St-Pierre (Georges Batroc/Batroc il Saltatore), Maximiliano Hernández (Jasper Sitwell), Adetokumboh M’Cormack (Machete), Demetrice Jackson (Marty Marty) Durata: 136’ stesso Fury: si tratta di mandare in orbita tre Helicarrier, delle portaeree volanti di grandi dimensioni e potenza di fuoco, le quali a loro volta sono collegate a dei satelliti, i quali permettono loro di acquisire bersagli considerati una minaccia per l’umanità o per l’ordine mondiale. Presa la sua moto, Rogers decide di passare del tempo da solo e di vedere un suo amore del passato, prossimo alla morte, per riflettere sulla sua missione. Intanto Fury, mentre si trova da solo in macchina, viene aggredito a un semaforo da varie pattuglie di polizia e da alcune squadre SWAT, ma il computer del suo veicolo lo informa che non vi sono segnalate pattuglie della polizia in zona. Assediato all’interno dal suo veicolo, ultratecnologico e antisfondamento, Fury riesce a liberarsi in extremis. Rogers tornato a casa, incontra la vicina Sharon Carter, un’infermiera con la quale vorrebbe iniziare una relazione, se non fosse troppo occupato. Nel suo appartamento, Rogers trova un malandato Fury che gli confessa che la casa è piena di cimici e che li stanno ascoltando e, soprattutto, che lo S.H.I.E.L.D. è compromesso e che non dovrà fidarsi di nessuno. In quel momento tre colpi raggiungono Fury, ferendolo mortalmente. Prima di perdere coscienza, 42 gli consegnata una pen drive, in cui vi erano i file che la Romanoff aveva scaricato dalla nave dei pirati. Arriva la vicina di casa, che si scopre essere un’agente dello S.H.I.E.L.D., incaricata da Fury di sorvegliare e proteggere il Capitano. In ospedale, arrivano anche l’agente Maria Hill e Natasha, che assistono all’inutile tentativo dei medici di salvare il direttore: infatti, Nick Fury muore durante l’intervento. Rogers è richiamato al Triskelion, ma seguendo le parole di Fury, decide di non fidarsi di nessuno: infatti il Capitano mette la pen drive in un distributore di chewingum e torna al quartier generale. Il segretario Pierce, dopo aver rivelato che era stato lo stesso Nick ad assoldare i pirati, cerca di scoprire perché Fury si trovasse in casa sua quando è morto, ma non ottenendo risposte da Rogers, incarica i suoi uomini di catturarlo. Dopo una furiosa lotta in uno degli ascensori, Rogers riesce a fuggire. Alcuni membri dello S.H.I.E.L.D., compresa Sharon Carter, dubitano della decisione di Pierce, ma lui afferma che il Capitano ha mentito al suo superiore e che quindi nasconde qualcosa allo S.H.I.E.L.D.. Captain America torna nell’ospedale per riprendersi la pen drive, ma non la trova; invece ad attenderlo c’è Film Natasha che rivela l’identità della figura misteriosa che aveva assassinato Fury: si tratta del “Soldato d’Inverno”, un super soldato sovietico, che Natasha aveva già incontrato in una sua precedente missione. Pedinati dalla S.T.R.I.K.E., Steve e Natasha localizzano l’unico luogo in cui la pen drive può essere sbloccata: il campo dove fu addestrato Rogers, durante la seconda guerra mondiale. Qui i due, dopo aver inserito la pen drive, hanno nuove e sconvolgenti scoperte: Arnim Zola, lo scienziato svizzero al servizio del Teschio Rosso, fu arruolato dallo S.H.I.E.L.D. e il suo cervello salvato nel computer del campo. Zola inizia a dialogare coi due, svelando loro la verità: l’HYDRA è sopravvissuta negli anni, innestandosi nello S.H.I.E.L.D. ed eliminando tutti coloro che avrebbero potuto opporsi, come Howard Stark. Rogers è sconvolto poiché qualunque agente può essere dell’HYDRA. Poco dopo, la squadra S.T.R.I.K.E. arriva sul posto e distrugge il laboratorio, incluso il cervello di Zola. Fortunatamente i due riescono a salvarsi e a fuggire da Sam Wilson, il quale accetta di aiutarli, recuperando le ali a propulsione del progetto denominato “Falcon”. I tre rapiscono Jasper Sitwell, agente dell’HYDRA sotto copertura. Sitwell rivela che L’HYDRA vuole usare il progetto Insight per eliminare tutti coloro che potevano ostacolarla, come Tony Stark, Bruce Banner o Stephen Strange. Sfortunatamente il Soldato d’Inverno attacca il gruppo, uccidendo Sitwell. Dopo una dura lotta, Rogers ha una nuova e sconvolgente scoperta: il Soldato d’Inverno non è altri che il suo vecchio amico Bucky, sopravvissuto grazie agli esperimenti di Zola, il quale lo ha reso un assassino al servizio dell’HYDRA. Non riuscendo a combatterlo, Rogers viene arrestato insieme a Natasha e Wilson, ma vengono salvati da Maria Hill, che li conduce in un rifugio segreto. Qui i tre incontrano Fury, che ha simulato la sua morte, perché consapevole di essere braccato. Fury rivela che i suoi sospetti erano fondati e che per bloccare Pierce, agente dell’HYDRA, bisogna sostituire 3 microchip negli Helicarrier, in modo che i satelliti distruggano gli stessi e non milioni di persone. Nel frattempo, il Soldato d’Inverno, dopo aver rivisto Steve, inizia a ricordare il suo passato, perciò Pierce è costretto a cancellargli la memoria, per poterlo riutilizzare come arma. Steve, recuperato il suo vecchio costume dal museo a lui dedicato, va con Natasha, che rivela al mondo la cospirazione dell’HYDRA, Falcon e Fury al Triskelion, a combattere contro gli agenti dell’HYDRA e il Soldato d’Inverno. Dopo una lunga battaglia, Fury Tutti i film della stagione uccide Pierce, mentre Rogers e Falcon riescono a sostituire i microchip. Infine, Rogers si confronta un’ultima volta col Soldato d’Inverno, ricordandogli il suo vero nome e rifiutandosi di combattere. Hill allora attiva il progetto Insight, costringendo i 3 Helicarrier a distruggersi l’un l’altro. Rogers cade nel fiume sottostante, ma viene salvato da un redento Bucky, il quale decide di far perdere le sue tracce. Diverso tempo dopo, lo S.H.I.E.L.D. viene definitivamente smantellato: Natasha decide di cambiare identità, visto che era stata costretta a svelare il suo passato per rivelare al mondo la cospirazione dell’HYDRA, Maria Hill trova lavoro nella divisione “Risorse Umane” delle Stark Industries, il senatore Stern viene arrestato in quanto agente dell’HYDRA, mentre Nick Fury decide di sfruttare la sua finta morte per dare la caccia agli agenti dell’HYDRA sfuggiti alla cattura, recandosi in Europa. Infine, Rogers e Falcon decidono di mettersi sulle tracce di Bucky. aptain America: The Winter Soldier è il seguito del primo film uscito nel 2011. Questa volta dietro la macchina da presa ci sono Anthony e Joe Russo che hanno lavorato soprattutto sul tema del doppio: doppiogiochisti, amici di cui non fidarsi, il nemico che dorme accanto a noi. C’è, poi, anche un fondo di verità: l’informatica, ormai, controlla tutto quello che facciamo. Non solo il web, ma anche Google, tramite le ricerche che facciamo, Whatsapp, Facebook e altri social network: tutto quello che ci piace, i curricula, le storie d’amore e lavorative, ogni cosa è su web. Siamo controllabili, osser- C vabili e suggestionabili. Il tutto condito da azione e adrenalina, data dai lunghi (forse troppo) combattimenti e dagli inseguimenti in moto. Ovviamente c’è anche la parte strettamente ludica, dedicata a Captain America che si deve adattare a fatica alle modernità degli anni 2000. Al di là dello spettacolo e della spettacolarizzazione della storia, il film dona poco allo spettatore. In virtù dell’utilizzo degli effetti speciali e della focalizzazione sui combattimenti, la storia è molto labile e poco coinvolgente. Il personaggio di Captain America è troppo votato al bene e alla virtù e senza nessuna sfaccettatura o ambiguità; invece di risultare un Eroe, diventa un personaggio monodimensionale e con poco appeal. Discorso diverso è per Natasha Romanoff e per Fury che, con il loro passato e il loro carattere, sono più umani, naturali e coinvolgono maggiormente. Su tutti, primeggia proprio l’antagonista dell’Eroe: Il Soldato d’Inverno. Un personaggio enigmatico, dannato e ambiguo ottimamente ben costruito; peccato che, seppur presente nel titolo del film, appare dopo troppo tempo dall’inizio della storia, andando ancora di più ad annoiare lo spettatore. Gli attori maschili sono tutti bravi: Chris Evans, Sebastian Sten, Anthony Mackie e Samuel L. Jackson. L’unico anello debole del cast è Scarlett Johansson, qui interprete della Romanoff, che qui non si dimostra all’altezza delle sue precedenti prove attoriali. In conclusione, il film è trascurabile e non ha lo stesso charme di altri cine – comics come gli X – Men, Wolverine, Iron Man o The Avengers. Elena Mandolini UNA DONNA PER AMICO Italia 2014 Regia: Giovanni Veronesi Produzione: Domenico Procacci per Warner Bros. Entertainment Italia, Fandango con Ogi Film Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 27-2-2014; Milano 27-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Ugo Chiti, Giovanni Veronesi Direttore della fotografia: Arnaldo Catinari Montaggio: Giogiò Franchini Musiche: Andrea Guerra Scenografia: Livia Borgognoni Costumi: Gemma Mascagni Interpreti: Fabio De Luigi (Francesco), Laetitia Casta (Claudia), Monica Scattini (Elga), Geppi Cucciari (Cecilia),Virginia Raffaele (Surfista), Valeria Solarino (Anna),Valentina Lodovini (Lia), Adriano Giannini (Giovanni), Flavio Montrucchio (Luca), Antonia Liskova (Linda) Durata: 88’ 43 Film F rancesco è un avvocato che vive a Lecce, dove difende casi indifendibili e svolge l’attività di consigliere comunale per la lista civica Ambiente e Libertà. Claudia è la sua migliore amica italo-francese, una veterinaria, che si è trasferita per stare vicino alla sorella Anna, in comunità per un passato da tossicodipendente. La ragazza da anni gli movimenta la vita piombandogli in casa a sorpresa e coinvolgendolo puntualmente nei suoi guai. Francesco infatti non riesce mai a dirle di no, poiché in realtà è segretamente innamorato di lei, ma tiene per sé questo sentimento. La donna conosce per caso una guardia forestale, Giovanni e, dopo appena una settimana decide di sposarsi e fa celebrare il matrimonio in Comune proprio dal suo grande amico. Così, perduta l’occasione, Francesco si consola con la bella collega Lia. Proprio mentre con Lia le cose sembrano andare nel verso giusto e la coppia sta per andare a vivere insieme, Claudia ritorna in lacrime da Francesco, perché il matrimonio sembra non funzionare come dovrebbe. Intanto Lia finisce in ospedale per un incidente e Claudia si trasferisce in casa di Francesco. I due amici si ritrovano una nelle braccia dell’altro, ma, mentre Francesco è felice, Claudia non sembra affatto entusiasta. Infatti i suoi sentimenti non vanno al di là di una pura e sincera amicizia. Così Claudia, scossa per l’accaduto, decide di partire per Parigi. Francesco, abbandonato anche da Lia, per caso conosce una ragazza serfista in spiaggia. Dopo qualche, anno Claudia arriva in aeroporto e vede Francesco con moglie e figlia al seguito. Tuttavia decide di non farsi vedere. Tutti i film della stagione siste l’amicizia tra uomo e donna? Domandone amletico che si pone Giovanni Veronesi nel suo ultimo film, Una donna per amica. Sul grande schermo il responso da Harry ti presento Sally a Il matrimonio del mio migliore amico, passando per quasi tutta la filmografia di Verdone, alla canzone di Battisti, è sempre lo stesso: senza dubbio l’amicizia fra uomini e donne non esiste. Per raccontarci la sua risposta, in questo caso il regista e sceneggiatore toscano si arma di un valido cast, ma il prodotto finale è una commediola senza particolari ambizioni. Non viene scattata nessuna fotografia dell’Italia o dell’italiano medio, bensì si parla in modo superficiale di sentimenti perduti, rimpianti che spesso tornano nei momenti più malinconici, dell’amore all’ombra dell’amicizia e del delicato rapporto tra i due sessi, capace di mettere in discussione relazioni lunghi decenni, con la forza devastante di un tornado. I problemi nascono dalla sceneggiatura che, dopo un incipit più o meno valido si arena per un’ora e mezzo in un intreccio vuoto di reali accadimenti. Per non parlare del finale, in cui l’amicizia tra i due protagonisti non si trasforma in amore, ma neanche rimane amicizia. Anche perché poi un retrogusto agrodolce in odore di pentimento non manca. La storia, ambientata tra Trani, Lecce e l’entroterra salentino, ha infatti il suo peso, perché la luce e la vivacità della regione pugliese rispecchia quella esigenza di verità e trasparenza che muove personaggi problematici, che parlano lingue diverse e spesso incomprensibili, ma cercano un E dialogo e una risposta. “Questo Paese mette ansia sui sentimenti”, dice Claudia nel suo italiano incerto, e sintetizza l’unica intuizione di una commedia che vorrebbe essere realista, mantenendo però gli standard di comicità. In realtà, anche il cuore “comico”, oltre che “amoroso” si rivela claudicante e un vero spreco di risorse. Ne va di mezzo anche la credibilità degli attori e delle situazioni che mettono in scena, tediando in parte lo spettatore. L’unica parte comica del film che funziona sono i duetti tra De Luigi e Virginia Raffaele e gli scambi tra l’attore e la portiera condominiale. Si tratta, incredibile a dirsi, proprio di quei momenti di incomunicabilità e di difficile interazione tra i personaggi. Non si cede alla tentazione dell’happy ending a ogni costo, ma si punta sulla leggerezza, che è anche inconsistenza. L’Italia che si rappresenta è quella dei social network, che Veronesi sembra conoscere bene, fatta di foto in spiaggia e relazioni complicate su Facebook. Fabio De Luigi come sempre a metà tra il sé stesso televisivo e l’alter ego del regista, risulta da apprezzare anche solo per sopportare la velleità superficiale di Laetitia Casta. Con un passato da modella e una discreta filmografia in Francia, questo con Veronesi è il primo film italiano, ma ci si augura che sia anche l’ultimo. A loro si aggiunge una sempre graffiante e aggressiva Valeria Solarino, la simpatica Virginia Raffaele e Valentina Lodovini, che con la sua mediterranea spontaneità, fa da contraltare all’evanescenza della Casta. Veronica Barteri MOLIÈRE IN BICICLETTA (Alceste à bicyclette) Francia, 2013 Regia: Philippe Le Guay Produzione: Les Films DesTournelles, Pathé, Appaloosa Développement, France 2 Cinéma, in associazione con Soficinéma 8, Soficinéma 9, con la patertecipazione di France Télévision, Canal+, Ciné+ Distribuzione: Teodora Film Prima: (Roma 12-12-2013; Milano 12-12-2013) Soggetto: Fabrice Luchini, Philippe Le Guay Sceneggiatura: Philippe Le Guay Direttore della fotografia: Jean-Claude Larrieu Montaggio: Monica Coleman Musiche: Jorge Arriagada S erge Tanneur è un attore che ha abbandonato le scene per ritirarsi in una casetta sull’Île de Scenografia: Françoise Dupertuis Costumi: Elisabeth Tavernier, Anne Autran Interpreti: Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca), Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine), Annie Mercier (Tamara), Ged Marlon (Meynard), Stéphan Wojtowicz (Tassista), Christine Murillo (Sig.ra Françon), Josiane Stoléru (Raphaëlle La Puisaye), Édith Le Merdy (Sig.ra Bichet), Patrick Bonnel (Roussel), Philippe du Janerand (Direttore teatro), Olivia Algazi (Sig.ra Ramirez), Julie-Anne Roth (Betty), Gilles Treton (Rizal) Durata: 104’ Ré sull’Oceano Atlantico, dove vive come un eremita in una vecchia casa ereditata da uno zio. A interrompere il suo burbero 44 esilio, arriva Gauthier Valence, amico e collega sulla cresta dell’onda nonché interprete di una seguitissima serie televisiva Film “Docteur Morange”, che gli propone di recitare insieme a teatro ne “Il misantropo” di Molière. Serge è scettico, ma chiede a Gauthier di restare qualche giorno per provare entrambi il primo atto della pièce, alterandosi nella parte del protagonista Alceste e in quella dell’amico Filinte. Complice la poesia di Molière, man mano i due ritrovano l’amicizia tanto che Gauthier si mette alla ricerca di una casa sull’isola rimandando il suo ritorno a Parigi. I due si divertono a provare, sia nello studio di Serge, sia durante lunghe passeggiate in bicicletta costeggiando i canali dell’isola. L’incontro con una donna italiana, Francesca, che frequenta lo stesso ristorante sulla spiaggia dove si recano i due attori, sembra restituire a Serge la gioia di vivere. L’uomo infatti ha scelto di sottoporsi volontariamente a un intervento di vasectomia al fine di precludersi completamente la possibilità di concepire un figlio. Il giorno dell’intervento, Serge incontra per caso Francesca che si offre di accompagnarlo in ospedale. In auto, parlando con la donna, l’attore inizia a essere assalito da dubbi. In ospedale, proprio mentre è tutto pronto per l’intervento, Serge ci ripensa e decide di non operarsi. In auto con Francesca, sulla strada del ritorno i due sorridono insieme e ascoltano la canzone preferita della donna. La donna, che sulle prime era apparsa bisbetica e intrattabile, si rivela una piacevole compagnia per Serge. Intanto Gauthier è costretto a dare consigli a Zoe, giovane e graziosa aspirante attrice che si guadagna da vivere lavorando in film porno. I due attori invitano la ragazza ad assistere alle loro prove e le fanno leggere un passo di Célimène per testare le sue capacità recitative. Col passare dei giorni, tra i due attori e Francesca si crea un legame di amicizia sincera. Una sera, i tre si vedono a casa di Serge per assistere a una puntata della serie “Docteur Morge” interpretata da Gauthier. Ma la visione del telefilm provoca risatine e frecciatine ironiche da parte di Serge. Gauthier se ne va offeso. Il giorno dopo, l’attore, nervoso per la sera prima, aggredisce un uomo a cui aveva promesso un favore. Poco dopo, Gauthier va da Serge per le prove e chiede di poter fare lui la parte di Alceste. Gauthier si secca con il collega rinfacciandogli un presuntuoso senso di superiorità. Pochi giorni dopo, i due fanno pace e pensano che sarebbe bello portare insieme sulle scene “Il misantropo”. Serge, Gauthier e Francesca passano una piacevole serata insieme. Quella notte Francesca finisce a letto con Gauthier. Il mattino seguente, Serge si reca a casa di Tutti i film della stagione Francesca e viene a sapere che la donna è partita di buon’ora per l’Italia. Poco dopo, Gauthier racconta all’amico ciò che è successo quella notte. In occasione di una riunione a casa di Gauthier per la presentazione dello spettacolo di Molière, arriva anche Christine la fidanzata dell’attore. Serge si presenta alla festa vestito con gli abiti di scena di Alceste e recita provocatoriamente un passo della pièce sulla verità e la menzogna. Il film si conclude con la rappresentazione di “Il misantropo” a teatro, Gauthier veste i panni di Alceste e si blocca nuovamente sulla battuta su cui si perdeva anche alle prove. Nel frattempo Serge è solo sulla spiaggia e ripete in modo corretto lo scambio di battute: “Volete proprio male alla natura umana?” “Si, per essa ho concepito un odio spaventoso”. ecitare i versi di Molière in bicicletta, su e giù per lo splendido paesaggio di un’isola della costa atlantica francese. Arte e vita. Finzione e realtà. Due attori diversissimi, un testo immortale come Il Misantropo di Molière e un’affascinante giovane donna italiana. Ecco una commedia intelligente e frizzante allo stesso tempo, Molière in bicicletta il cui titolo originale è il più sottile ed evocativo Alceste à bicyclette. Un gioco di specchi perfetto. Guardando il film non si può non notare la straordinaria adesione tra uno dei più celebri personaggi della letteratura teatrale e un personaggio uscito dalla penna di Philippe Le Guay che del film è sceneggiatore oltre che regista. Proprio come l’Alceste di Molière, anche Serge ha abbandonato la vita mondana e le relazioni sociali dell’ambien- R 45 te dello spettacolo, ricercando la solitudine e la chiusura, e, proprio come Alceste, è un intransigente egocentrico. La storia di Molière in bicicletta è quella di un uomo deluso dalla vita, che rifiuta in tutto e per tutto l’ipocrisia a favore di un principio assoluto di rigida rettitudine. Alceste si, ma anche Serge. Burbero, a tratti scorbutico, sincero fino al midollo, l’attore che si è ritirato a vita da eremita su un’isola dell’Atlantico trova il suo perfetto interlocutore in un vecchio amico e collega. Un attore talentuoso, ma lontano da qualsiasi forma di socialità, e un divo narciso e adorato dal grande pubblico si scambiano a turno le vesti di Alceste. Due facce del mestiere dell’attore, un purista che non scende a compromessi e uno che di compromessi vive (adattandosi a una ridicola serie televisiva in nome di soldi e fama), mettono in scena l’eterno problema della scelta tra verità e indulgenza. Un film sugli attori dunque, su esseri pieni di difetti, vanitosi, instabili, persone animate solo da altri, “ratti falsi e bugiardi” come li definisce lo stesso Serge. Le pedalate lungo gli stagni tra i due protagonisti intenti a declamare i versi nella realtà sono avvenute davvero tra il regista e Fabrice Luchini. Qualche anno fa Le Guay andò davvero a trovare l’attore nella sua casa sull’Île de Ré per proporgli Le donne del 6° piano e in quel momento egli stava ripetendo Il misantropo. Come ha raccontato Luchini, i due fecero lunghe passeggiate in bicicletta mentre l’attore declamava (interpretando perfettamente i due ruoli principali) e il regista ascoltava. E così nacque anche l’idea del film. Molière in bicicletta intrattiene con gusto e intelligenza, è un magnifico duet- Film to d’attori basato su un’ottima sceneggiatura (da un soggetto pensato, come detto, dal regista insieme a Luchini), una commedia (genere in cui, soprattutto negli ultimi anni i francesi hanno dimostrato di saper eccellere) che pone domande ancora oggi fondamentali. Dal confronto fra i due attori emergono attriti, rancori, animosità, lotte per il potere, che si tra- Tutti i film della stagione sferiscono dalla pagina del testo teatrale alla vita vissuta. Ed ecco il dualismo di finzione e verità, di palcoscenico e vita vera, in un riuscito gioco tra alto e basso, vecchio e nuovo, pièce teatrali e serie televisive, versi di Molière e canzonette (“Il mondo” di Jimmy Fontana è inserito alla perfezione in una scena deliziosa) fino a un finale che alterna uno dei due attori sul palcoscenico ad affrontare i suoi fantasmi e l’altro su una spiaggia a riconciliarsi con sé stesso. Per riflettere con un sorriso delle fragilità umane accompagnati dalla classe di due attori del calibro di Fabrice Luchini e Lambert Wilson. Un gioiellino imperdibile. Elena Bartoni JIMMY P. (Jimmy P. – Psychotherapy of a Plains Indian) Stati Uniti, 2013 Regia: Arnaud Desplechin Produzione: Why Not Productions, Wild Bunch, Orange Studio, France 2 Cinéma, Hérodiade, Le Pacte, con la partecipazione di Canal+, Ciné+, France Telélévisions, Smuggler Films Distribuzione: Bim Prima: (Roma 20-3-2014; Milano 20-3-2014) Soggetto: dal saggio “Psychothérapie d’un Indien des Plaines” di George Devereux Sceneggiatura: Arnaud Desplechin, Julie Peyr, Kent Jones Direttore della fotografia: Stéphane Fontaine Montaggio: Laurence Briaud Musiche: Howard Shore Q uesta che Arnaud Desplechin ci racconta nel suo Jimmy P. è una vicenda realmente accaduta, la vera storia di Jimmy Picard un indiano americano, un “american native” e, per meglio specificare, un Blackfeet. Stato del Montana, anno 1948, Jimmy Picard ha abbondantemente superato la trentina e vive in un ranch di proprietà della sorella e del cognato. È un reduce della seconda guerra mondiale e ha combattuto in Francia, dove per un banale incidente è rimasto ferito in modo non grave alla testa. Al suo ritorno in patria, Jimmy inizia a soffrire per numerosi e importanti disturbi psicofisici che gli rendono la vita quasi impossibile. Lancinanti e improvvisi mal di testa, parziale cecità e sordità, vertigini e ricorrenza di sogni strani e bizzarri. Su iniziativa della sorella, si sottopone a una visita specialistica presso un ospedale psichiatrico militare. I medici, non riscontrando in Jimmy alcuna lesione palese che possa giustificare le sofferenze che l’indiano lamenta, lo ricoverano con la diagnosi di schizofrenia. Ma il verdetto rilasciato dall’equipe medica non convince completamente, tanto che il responsabile dell’ospedale, conscio di avere di fronte un individuo particolare che non sembra in grado di comprendere appieno la natura dei suoi problemi, richiede un consulto con Georges Devereux: un antropologo Scenografia: Dina Goldman Costumi: David C. Robinson Interpreti: Benicio Del Toro (Jimmy Picard), Mathieu Amalric (Georges Devereux), Gina McKee (Madeleine), Larry Pine (Dott. Karl Menninger), Joseph Cross (Dott. Holt), Elya Baskin (Dott. Jokl), Gary Farmer (Jack), Michelle Thrush (Gayle Picard), Misty Upham (Jane), Michael Greyeyes (Allan), A. Martinez (Bear Willie Claw), Julie Sifuentes Etheridge (Avy Spring), Taras Los (Desmond), Chris Carlson (Bear), Inga R. Wilson (Alma), Danny Mooney (Eric McMurphy), Anton Bassey (Sam) Durata: 116’ europeo specializzato nella conoscenza della cultura degli indiani Mojave, con i quali ha vissuto per due anni nel deserto. Devereux accetta l’incarico con soddisfazione, anche perché questo gli consente di mettere in atto le proprie teorie etnico - culturali applicate alla psicoanalisi ufficiale. Attraverso una serie di sedute e di conversazioni sempre più vivide, tra i due personaggi si instaura un rapporto convincente che consente a Devereux di scavare a fondo e di intraprendere, insieme a Jimmy,un’accurata analisi dei sogni e dei ricordi dell’indiano, in una sorta di primo esperimento di etno-psichiatria che si concluderà con successo. l Cinema si è ripetutamente misurato con le teorie psicoanalitiche, tanto da trarne spesso spunto per la realizzazione delle più svariate tipologie di film. Nonostante, già agli esordi della settima arte, lo stesso Sigmund Freud rifiutasse, quasi sdegnosamente, lauti compensi (perfino dal grande Pabst) per prestare la propria consulenza alla stesura di copioni adatti alla scrittura cinematografica, alla fine il lettino dello “ strizzacervelli”, o il percorso onirico - psicoterapico hanno trovato una loro collocazione nel mondo della celluloide. Basti ricordare autori come Alfred Hitchcock, Federico Fellini e Ingmar I 46 Bergman e titoli come: Io ti salverò, La finestra sul cortile , 8 e ½ e Il posto delle fragole, solo per citarne alcuni tra i più noti e popolari; oppure Carlo Lizzani con Cattiva del 1992, nonché pellicole meno impegnative come Terapia e pallottole di Ramis del 1999. Questa superficiale e incompleta introduzione vale, però, allo scopo di avviare l’analisi dell’opera di Arnaud Desplechin, che trae ispirazione e soggetto dal lavoro di Georges Devereux: “ Psicoterapia di un indiano delle pianure”, riportando sul grande schermo la vera storia di Jimmy P. Ci troviamo di fronte, in questa occasione alla duplice e più nuova figura, dell’ etno-terapeuta, studioso della psicoanalisi e delle sue applicazioni curative, sposata alla conoscenza etnica del soggetto “ sofferente”. Devereux non è un medico e ha avuto una formazione fondamentalmente di carattere etno – antropologico, costruita negli anni con appassionanti studi su molteplici minoranze etniche come gli indiani Mojave dell’Arizona e supportata da una concreta conoscenza dell’analisi psicologica e psichiatrica. C’è un aspetto che, in prima istanza, anche se sommessamente, emerge dalla visione di Jimmy P. e che accomuna i due principali protagonisti. Ambedue sono dei “ mutilati psicoculturali”. George, nato ungherese di origini ebraiche, presto ( per cause geo-politiche) Film diviene rumeno, passa la prima giovinezza in Francia e risiede poi molti anni negli Stati Uniti. Jimmy, indiano Blackfeet, dal canto suo, ha alle spalle millenni di cultura indiana, il forzato passaggio generazionale dalla civiltà tribale dei villaggi indiani all’inquadramento nella società americana, il trauma di una guerra combattuta in terra straniera e l’abbandono della religiosità naturalistica propria dei pellerossa per l’abbraccio di un sincretismo cattolico dai contorni non ben definiti. Una inevitabile, lenta e sottile empatia, nasce tra George – accattivante maestro sciamano – e Jimmy malinconico e travagliato alunno-paziente. Così, diversamente dallo stregone indiano, che interpreta i sogni per predire i futuro, Devereux insegna a Jimmy a utilizzare la propria attività onirica per comprendere il passato. Una seduta psicoanalitica lunga ma soffice, quasi mai stressante, dove il rapporto tra interprete e paziente non assume mai toni drammatici, anche quando porta in superficie, svelandolo, tutto il passato di Picard; dalla grande considerazione di questi per la propria madre “ cuore Tutti i film della stagione virile”, al rispetto e all’ammirazione della sorella dal ruolo materno, dall’approccio colpevole con le prime esperienze di giuoco sessuale, alla sofferta trasgressione delle tradizioni Blackfeet nei confronti della morale cattolica, alla perdita della ex moglie e, infine, alla presa di coscienza che il riconoscimento del proprio disagio passa per l’accettazione del metodo razionalista di Devereux, contrapposto al credo cattolico di Jimmy. Egregio lavoro quello di Desplechin. Vasto e insidioso come una prateria americana, poteva facilmente sprofondare nella noia di un tecnicismo analitico e psichiatrico che ne avrebbe appesantita abbondantemente la già ponderosa tematica. La direzione è leggera, anche se a volte si vela di una traslucida patina di ottimismo yenkee nell’illustrare la lungimiranza e l’apertura mentale dei medici americani e nel sottolineare la qualità delle loro strutture ospedaliere. Il ritmo è a volte lento e privo di guizzi ma ci conduce a scoprire, quasi senza traumi, che esiste una profonda differenza tra la malattia mentale ( psichica o di origine organica) e la subdola e sfuggente forma del trauma psichico; la ferita che non sanguina ma che lacera anima e corpo. Due interpreti di valore per due ruoli diversi nelle caratteristiche esteriori ma simili per l’avere percorso entrambi gli amari sentieri della diversità etno-culturale. L’imponente Benicio Del Toro, quasi distaccato e assente, curvo e ripiegato, rassegnato e deluso nella prima parte del film, si modifica anche fisicamente quando capisce di avere la possibilità di affrontare un futuro anche senza il fardello del suo disagio. Il frizzante ed entusiasta Mathieu Amalric ci dona un Devereux, conscio di operare in “ corpore vili” ma sorretto da una propria personale esperienza che gli consente di tenere le chiavi che serrano l’anima del suo paziente. Opera che dunque non annoia, ma che certamente sarà più gradita allo spettatore che predilige la materia trattata e il complesso ma mai, come in questo caso, verboso uso della parola. Enrico Sonno IDA (Ida) Polonia, Danimarca, 2013 Regia: Pawel Pawlikowski Produzione: Opus Film, Phoenix Film Investments Distribuzione: Parthénos Prima: (Roma 13-3-2014; Milano 13-3-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz Direttore della fotografia: Lukasz Zal, Ryszard Lenczewski Montaggio: Jaroslaw Kaminski Musiche: Kristian Selin Eidnes Andersen Scenografia: Katarzyna Sobanska, Marcel Slawinski Costumi: Aleksandra Staszko Interpreti: Agata Kulesza (Wanda Gruz), Agata Trzebu- P olonia, 1962. Anna, ragazza di diciotto anni cresciuta prima in orfanotrofio poi in convento, decide di farsi suora. La madre superiora le rivela che ha una zia che è giusto lei conosca prima di prendere decisioni così determinanti. Anna quindi va a Varsavia dove trova la zia Wanda, un tempo appartenente alla resistenza antinazista, poi membro del partito e magistrato (è stata un pubblico ministero responsabile di numerose condanne a morte) ruolo che ricopre tuttora. Wanda è una donna affascinante, ma sola, che cerca di colmare il vuoto della sua vita con la compagnia chowska (Suor Anna/Ida Lebenstein), Dawid Ogrodnik (Lis), Jerzy Trela (Szymon Skiba), Adam Szyszkowski (Feliks Skiba), Halina Skoczynska (Madre Superiora), Joanna Kulig (Cantante), Dorota Kuduk (Kaska), Natalia Lagiewczyk (Bronia), Afrodyta Weselak (Marysia), Mariusz Jakus (Barman), Izabela Dabrowska (Cameriera), Artur Janusiak (Poliziotto), Anna Grzeszczak (Vicina), Jan Wociech Poradowski (Padre Erew), Konstanty Szwemberg (Funzionario), Pawel Burczyk (Pubblico Ministero), Artur Majewski (Amante di Wanda), Krzysztof Brzezinski (Pianista), Piotr Sadul (Bassista), Lukasz Jerzykowski (Chitarrista) Durata: 80’ di uomini incontrati nei bar e con l’aiuto dell’alcol. L’arrivo della nipote impone a Wanda di fare chiarezza sul passato della loro famiglia e di rivelare alla ragazza la verità: Anna è ebrea e si chiama Ida Lebenstein; mentre la zia sceglieva la lotta armata contro i nazisti, i genitori di Ida si nascondevano in campagna; dopodichè sono stati uccisi e sepolti chissà dove. Le due donne si mettono alla ricerca di ciò che è accaduto: ritrovano la casa di campagna dove i genitori di Ida si erano rifugiati e il contadino che li ha uccisi per paura dei nazisti; questo le accompagna nel bosco a dissotterrare i 47 poveri resti che Wanda e Ida seppelliscono nel cimitero ebraico di Lublino, pur abbandonato. Durante il viaggio, danno un passaggio a un autostoppista, Lis, un bel giovane che suona il sassofono nelle feste dei paesi. A lui Ida piace subito molto e la zia le dice che dovrebbe provare un po’ di vita reale prima di farsi suora, per dare valore a un sacrificio che, altrimenti, non avrebbe significato alcuno. Ritornate in città Wanda pone fine ai propri tormenti e si suicida gettandosi dalla finestra; Ida va a vivere a casa della zia dove, finalmente, conosce l’amore con Lis che, entusiasta, le prospetta che cosa potrà Film essere la loro vita insieme con il lavoro, i figli e le problematiche comuni a tutti. Ida prende, a questo punto, la sua decisione: può scegliere, ritorna in convento, diventerà suora. l cinema ha il potere di fermare il tempo! Come non pensarci quando ci si ritrova di fronte a una pellicola in bianco e nero, non quello traslucido di oggi con cui tanti cineasti millantano la loro appartenenza a una colta cinefilia, ma proprio il bianco e nero di allora, sporc o, devitalizzato, privo di profondità, insomma “povero”. A questo aggiungiamo l’uso dello I Tutti i film della stagione schermo formato quadrato degli anni ‘40, l’ambientazione della storia nel 1962 di una Polonia che più dogmaticamente spettrale, infida e malfidata non si può, con il giusto corredo di sale da ballo tristissime, ravvivate dalla peccaminosa trasgressione di una musica jazz e il gioco è fatto; lo spettatore si sente portato indietro di cinquant’anni! In realtà, niente di tutto questo è vero. Stiamo parlando di un gioiello tradotto in immagini da un cineasta polacco (Pawlikowski, residente in Inghilterra) che con mezzi moderni ha costruito un lavoro sofisticato, di una sapienza e di una bellezza formale impeccabili che unisce il desiderio struggente e palpabile di fare i conti con un passato generazionale con un amore ugualmente struggente e palpabile per il cinema: la sofferenza della gente comune, gli anni terribili dell’occupazione nazista, la povertà , la paura, la delazione, la pax ideologica di Stalin non meno terribile, essere cristiani ed ebrei, vittime e assassini, tutto appartiene a un mondo di cui è stato svelato ben poco, che il regista sente premere per essere portato alla luce; anche per portare finalmente alla luce la consapevolezza di una generazione intera e, forse, la sua personale. L’intensità emotiva quindi è grande e ha incantato e commosso la critica di Londra, Toronto e del Festival di Torino 2013. Due interpreti eccellenti di cui, purtroppo, nulla sappiamo: Agata Trzebuchowska (Ida) è una non attrice di cui ci dispiacerebbe andasse perduto il suo cammino inizialmente tentennante e interrogativo, poi sempre più consapevole verso una coscienza sociale, intima, umana definitivamente scelta e consolidata; Wanda è interpretata da Agata Kulesza, un’attrice molto affermata nel campo teatrale in Polonia, che ci regala il fascino della sofferenza: ha sostituito e coperto la fede con il socialismo, la famiglia con i sensi di colpa, il mare di alcol non le basta più, il sesso la annoia, la disgusta, la colma di frustrazioni; il suo non farcela più è la rinuncia a una forte bellezza intima e relazionale che ci lascia senza fiato. Fabrizio Moresco LO SGUARDO DI SATANA - CARRIE (Carrie) Stati Uniti, 2013 Regia: Kimberly Peirce Produzione: Misher Films Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Prima: (Roma 16-1-2014; Milano 16-1-2014) V.M.:14 Soggetto: dal romanzo omonimo di Stephen King Sceneggiatura: Lawrence D. Cohen Direttore della fotografia: Steve Yedlin Montaggio: Lee Percy, Nancy Richardson Musiche: Marco Beltrami Scenografia: Carol Spier Costumi: Luis Sequeira Effetti: Mr. X Inc. Interpreti: Chloë Grace Moretz (Carrie White), Judy Greer (Sig. C arrie vive nel Maine insieme alla madre affetta da una grave forma di mania fanatico- religiosa. La giovane è dolce, remissiva , sotto- na Desjardin), Julianne Moore (Margaret White), Portia Doubleday (Chris Hargensen), Alex Russell (Billy Nolan), Gabriella Wilde (Sue Snell), Ansel Elgort (Tommy Ross), Zoë Belkin (Tina), Samantha Weinstein (Heather),Karissa Strain (Nicki), Katie Strain (Lizzi), Demetrius Joyette (George), Barry Shabaka Henley (Preside Morton), Arlene Mazerolle (Sig.na Helen Finch), Evan Gilchrist (Greg Delois), Eddie Huband (Harry Trenant), Tyler Rushton (Vicino di casa), Connor Price (Freddy “Beak” Holt), Jefferson Brown (Sig. Ulmann), Cynthia Preston (Eleanor Snell), Philip Nozuka (Ernie), Kyle Mac (Kenny), Max Topplin (Jackie Talbott), Mouna Traoré (Erika Gogan), Derek McGrath (Commissario), Christopher Britton (Dott. Dean L. McDuffy) Durata: 100’ messa e, dunque, naturale bersaglio delle angherie delle proprie perfide compagne di scuola che la dileggiano al punto di filmarla e metterla in rete mentre – scon- 48 volta per la scoperta del proprio primo ciclo mestruale – si rotola insanguinata sul pavimento del bagno della scuola. Carrie cerca conforto nell’aiuto di Film Miss Desjardin, in quello dell’ex amica Sue Snell, che nel frattempo pentitasi del proprio cattivo comportamento, propone a Carrie di partecipare al ballo della scuola offrendole inoltre, come compagno di serata, Tommy, il proprio ragazzo, elemento ammiratissimo da tutte le alunne. La protagonista, inizialmente non accetta l’invito, ma poi, su insistenza del buon Tommy, rivede la sua decisione. Il contrasto con la madre, ossessionata dal Peccato, è ora inevitabile. In questa occasione Carrie, già in precedenza cosciente di essere dotata di particolari poteri telecinetici che gli permettono di spostare qualsiasi oggetto, si vede costretta a utilizzarli per liberarsi, seppur momentaneamente, della pazza genitrice. Chris - la malvagia autrice della ripresa filmata - e il gruppo delle “ cattive ragazze” hanno però in serbo un nuovo e terribile scherzo per Carrie. Quando questo verrà messo in atto scatenerà la furia telecinetica di Carrie e la vendetta omicida sarà spietata. M i domando e giro il quesito anche agli appassionati del genere horror, se veramente si Tutti i film della stagione sentiva il bisogno di realizzare un remake del vecchio film diretto da Brian De Palma, che nel 1976 adattava per la pellicola il romanzo d’esordio del noto scrittore Stephen King e che era uscito nelle sale italiane con il titolo: Carrie – Lo sguardo di Satana. L’opera di De Palma era perfettamente inserita nel momento storico e sociale degli anni ’70, dove religione, sesso, aggressività giovanile e trasgressività, che caratterizzavano fortemente la civiltà occidentale, erano rappresentati con perizia nella storia filmica, insieme a tutti i classici elementi orrifici ed agli effetti speciali propri dei film “di paura”. Per di più il regista riadattava un’opera letteraria che, per i temi crudamente trattati, aveva incontrato non pochi ostacoli alla sua diffusione ( censurata in diverse scuole americane e addirittura vietata in Finlandia). L’operazione messa in atto dalla regista Kimberly Peirce – che per altro ha dignitosamente diretto e confezionato il film – si limita a ricalcare il dagherrotipo di De Palma riproponendo, quasi pedissequamente, la struttura dell’opera originaria ma con l’utilizzo di un abile maquillage – una sorta di chirurgia estetica – per tentare di riproporre in una chiave di lettura attuale le tematiche sviluppate dal più noto regista americano. In questo modo viene introdotto un elemento di maggior attenzione alla condizione femminile di oggi, si accenna all’ormai onnipresente tema del bullismo, a quello della comunicazione attraverso i social network, all’amara solitudine dei giovani d’oggi e alla cieca indifferenza di stolti stereotipi di adulti. Ma il pestare l’acqua nel mortaio, il rimescolamento delle carte, non portano a nessun risultato degno di rilievo e dal punto di vista dell’interesse narrativo il film non solo non innova ma è incapace di suscitare emozioni che vadano oltre il mero intrattenimento. De Palma ci aveva offerto nel ruolo di Carrie una indimenticabile, brava e bruttina Sissy Spacek e un credibile John Travolta, prima di prendersi la Febbre del Sabato sera; la Peirce mette in campo Julianne Moore, capace di notevole espressività artistica e Portia Doubleday professionalmente sedotta e votata al Male. A ben pensarci, la favola di Cenerentola, se portata alle estreme conseguenze, avrebbe potuto avere lo stesso epilogo. Enrico Sonno HANSEL E GRETEL E LA STREGA DELLA FORRESTA NERA (Hansel & Gretel Get Baked) Stati Uniti, 2013 Regia: Duane Journey Produzione: Kerry Kimmel & Pollack, Dark Highway Films, Uptik Entertainment Distribuzione: Adler Entertainment Prima: (Roma 6-2-2014; Milano 6-2-2014) V.M.:14 Soggetto e Sceneggiatura: David Tillman, Billy Jett Direttore della fotografia: John Smith Montaggio: Sean Yates Musiche: Corey A. Jackson moderni Hansel e Gretel questa volta sono americani e vivono in una graziosa casetta nei dintorni di Pasadena. La graziosa Gretel ha un boy friend, Ashton, con il quale condivide una sfrenata passione per le droghe leggere e, in particolare, per un tipo di erba speciale che lo stesso Ashton ha rimediato da una vecchia megera e che a suo dire sembra sia la migliore presente sul mercato. Terminato il primo quantitativo di Black Forest High - così si chiama la mistura di erbe allucinogene - Gretel invia Ashton a casa della perfida fattucchiera per acquistarne un’altra dose. I Costumi: Elizabeth Jett Interpreti: Lara Flynn Boyle (Agnes, la Strega), Molly C. Quinn (Gretel), Michael Welch (Hansel), Andrew James Allen (Ashton), Cary Elwes (Meter Man), Reynaldo Gallegos (Carlos), Bianca Saad (Bianca), Lochlyn Munro (Ritter), Yancy Butler (Hart), Eddy Martin (Manny), Joe Ordaz (Jorge), Celestin Cornielle (Octavio), David Tillman (Norm), Claudia Choi (Sam) Durata: 90’ Il malcapitato non sa in quale guaio si stia cacciando, in quanto l’anziana erbivendola altro non è che una feroce strega cannibale capace di succhiare lo spirito vitale delle sue fresche vittime per assicurarsi una eterna giovinezza. La prolungata assenza del giovane Ashton ( che nel frattempo viene torturato e squartato dalla strega) preoccupa Gretel, tanto da spingerla a recarsi, insieme ad una amica, a parlare con l’anziana pusher. Alla visita partecipa anche un gruppo di quattro loschi spacciatori capitanati dal violento Carlos; anche per questi ultimi si aprono le porte dell’orrore e del supplizio. 49 L’intervento, tardivo ma efficace, del buon Hansel con conseguente cottura in forno della strega conduce al lieto e scontatissimo fine. ben pensarci la vecchia favola dei fratelli Grimm, “Hansel e Gretel”, non ci scherzava in fatto di orrore e paura. Niente di strano, dunque, che un simile soggetto sia stato già più volte ripreso per essere rappresentato cinematograficamente. Raramente, forse mai, con successo. È il caso di questo film dal titolo troppo lungo e dai contenuti scarsi. Trasposizione, quasi A Film meccanica, dei ruoli dei bambini della più nota fiaba in quelli dei giovani d’oggi e sostituzione dell’oggetto del desiderio: i dolciumi, con quello più attuale: la droga. Per il resto gli autori pescano qua e là tra letteratura fiabesca e cinema, tra Pollicino e il suo Orco (Ucci Ucci sento odor di cristianucci) e l’horror classico: squartamenti, amputazioni di arti, sangue in abbondanza. La ricetta è preso fatta e Tutti i film della stagione con un occhio ai nostri giorni si mescola nel pentolone della strega un pizzico di accenno alle difficoltà giovanili nei rapporti con gli adulti, un poco di quella scontata e cinematografica tendenza a identificare le potenziali vittime in quei soggetti più inclini agli eccessi, nonché l’ovvio e sfruttato rapporto tra la ricerca del piacere-peccato e la morte. Le vittime predestinate sono dunque facilmente e subitaneamente identificabili: il giovane strafatto, la banda di violenti e coatti spacciatori, la stessa strega che uccide efferatamente le proprie giovani vittime per succhiarne la linfa vitale. Un horror per ragazzi, annacquato, privo di suspense e di momenti di forte emozione. A volte anche noioso. Enrico Sonno GIOVANE E BELLA (Jeune & jolie) Francia, 2013 Regia: Regia: François Ozon Produzione: Mandarin Cinéma, Mars Film, France 2 Cinéma, Foz Distribuzione: Bim Prima: (Roma 7-11-2013; Milano 7-11-2013) V.M.:14 Soggetto e Sceneggiatura: François Ozon Direttore della fotografia: Pascal Marti Montaggio: Laure Gardette Musiche: Philippe Rombi Scenografia: Katia Wyszkop Costumi: Pascaline Chavanne I n una Parigi e in una famiglia immerse nel benessere, Isabelle vive il suo passaggio all’età adulta (ha diciassette anni) in un turbamento di sensi e desideri incompresi e inespressi. Perde la verginità con un ragazzo tedesco incontrato al mare e presto dimenticato: le uniche confidenze, poche, sono rivelate al fratellino più piccolo, desideroso di emulare presto, in qualche modo, la sorella che ammira e lo intriga. Sylvie e Patrick, mamma e patrigno, appartengono alla buona borghesia della capitale e, tranne qualche piccola insistenza genitoriale, si dimostrano abbastanza tolleranti, intelligenti, affettuosi nello stare vicino ai due ragazzi. Ciononostante Isabelle comincia presto a deragliare: pubblica le sue foto su un sito web, prende appuntamenti con uomini molto più grandi di lei e si prostituisce (da 300 a 500 euro è la tariffa) negli alberghi della città, anche se non è il denaro che la interessa, né il sesso e nessuno, in seguito, lo capirà mai. Uno dei clienti con cui i rapporti erano meno professionali gli muore nel letto stroncato da un infarto: nonostante la fuga precipitosa la polizia la rintraccia e rivela tutto alla famiglia. La madre è sconvolta e non riesce, tra lacrime e schiaffi, a capire qualcosa di più sui motivi che hanno spinto la figlia a prostituirsi. La strada da intraprendere ora è obbligata: un lungo periodo Interpreti: Marine Vacth (Isabelle), Géraldine Pailhas (Sylvie), Frédéric Pierrot (Patrick), Fantin Ravat (Victor), Johan Leysen (Georges), Charlotte Rampling (Alice), Nathalie Richard (Véronique), Djédjé Apali (Peter), Lucas Prisor (Félix), Laurent Delbecque (Alex), Jeanne Ruff (Claire), Serge Hefez (Psicoanalista), Carole Franck (Poliziotta), Olivier Desautel (Poliziotto), Akéla Sari (Mouna), Stefano Cassetti (Uomo dell’hotel), Patrick Bonnel (Uomo in Mercedes), Rachel Khan (Tecnico di laboratorio), Gurvan Cloâtre (Ragazzo in albergo), Iliana Zabeth (Iliana), Charlotte-Victoire Legrain (Charlotte) Durata: 94’ di sedute psicoanalitiche, a cui Isabelle partecipa senza entusiasmo né ostilità. La moglie dell’infartuato per troppo sesso si fa viva dopo un po’, desidera conoscere Isabelle e recarsi con lei nella stanza dove il marito aveva terminato la sua illusione dei sensi; forse per curiosità, forse per capire qualcosa che appartiene solo a lei. Poco dopo sparisce. rancois Ozon è un regista che ha sempre amato occuparsi di uomini e donne e del loro uso del sesso come antitesi alla trappola dei sentimenti. Fino all’ultimo lavoro dello scorso anno, Nella Casa: i componenti di una famiglia erano oggetto di una scompaginazione sinistra fatta di voyeurismo e seduzione equivoca che sembravano avere proiettato l’indagine di un cineasta ben oltre la moderna osservazione verista di case, cose e persone. Meno chiaro, invece, appare il progetto di quest’ultimo film, ma forse proprio questo dubbio sulle reali intenzioni registiche può far nascere le considerazioni che si avvicinano all’interpretazione “autentica” della storia narrata. Che è densa di interrogativi circa le motivazioni che portano la bellissima Isabelle, una sfolgorante Marine Vacth, una specie di rinnovata creazione bunuelliana con aggiunta della Casta e della Seigner, a F 50 prostituirsi con tanti uomini più vecchi di lei, da annoverare non solo tra i suoi padri ma anche tra i suoi nonni. Una liberalizzazione sessuale ex sessantottina rivista in un’algidità post moderna? Ma, per carità, Ozon non avrebbe sprecato un film per una cosa di questo genere. Il piacere di un sesso proibito, il desiderio di trasgressione, di perversione? Non sembra proprio da come Isabelle avvicina i suoi clienti e poi li lascia. Denaro? Nemmeno perchè la ragazza abbandona e dimentica tutto il guadagno dei suoi pomeriggi strapazzato dentro un cassetto. E poi non sono certo pochi i soldi che la famiglia mette a disposizione dei ragazzi, più i regali che provengono dal suo vero padre lontano. L’inadeguatezza di una famiglia borghese così moderna, libertaria e vicina alle esigenze dei giovani e così lontana da suscitare un odio, un furore da Pugni in tasca? Nemmeno questo sembra, anche se, in fondo, c’è qualcosa, ma in minima parte. Una frase ci ha colpito e può essere la chiave: allo psicanalista che in occasione del primo contatto le sottolinea che gli uomini da lei incontrati avevano l’età di suo padre, la ragazza risponde “...o della sua...!” Come fosse la denuncia immediata di un volere sfrontato e responsabile di mettere le cose in chiaro: “Con il sesso conduco io, non mi vendo, ma mi approprio Film e distruggo e posso fare a pezzi anche un analista, quando e come voglio!” È una forza carnale straripante che si dilata nell’esprimere non solo la seduzione di un corpo nudo ma anche del suo contrario: le scene in albergo sono di un erotismo sovrastato dall’ambiguità, dalla durezza, dalla frigidità nel mostrare una nudità scostante, infastidita al limite dell’ostilità. Solo in un momento Isabelle pare più debole e cioè negli incontri con l’uomo che muore poi sotto di lei, tradito dal cuore e con cui il rapporto, pur nei limiti di un contatto a pagamento, pare schiudersi alla comprensione per ciò che Isabelle possa rappresntare oggi per se stessa e per la società. La morte dell’uomo non impedisce di proseguire sulla stessa strada: è la moglie a prenderne il posto e comprendere la dimensione di indifferenza e disinteresse che sta uccidendo la società del terzo millennio. È qui che Isabelle vacilla, ha capito che qualcun’ altro ha capito, ma non può fare altro che appartenere a un mondo di sole domande senza risposte. Tutti i film della stagione Restano le canzoni di Francoise Hardy, struggenti nel richiamare quell’incapacità generazionale per il tanto che poteva essere fatto in confronto al poco di cui si è stati tutti orgogliosamente capaci di fare. Fabrizio Moresco BELLE & SEBASTIEN (Belle et Sebastien) Francia, 2013 Regia: Nicolas Vanier Produzione: Radar Films, Epithète Films, Gaumont Distribuzione: Notorius Pictures Prima: (Roma 30-1-2014; Milano 30-1-2014) Soggetto: dallaserie tv omonima scritta da Jean Guillaume e Cécile Aubry (autrice anche del romanzo “Bella e Sebastiano”) Sceneggiatura: Juliette Sales, Fabien Suarez, Nicolas Vanier Direttore della fotografia: Éric Guichard, Laurent Charbonnier (direttore riprese animali) Musiche: Armand Amar Scenografia: Sébastian Birchler egli anni ’40, durante l’occupazione tedesca, un villaggio francese al confine, sotto il controllo dei tedeschi, offre un passaggio verso la Svizzera ai profughi ebrei. Alla nascita, Sebastien, dopo la morte della madre, viene affidato a un pastore, César. Nel paese opera un medico, il dottor Guillamme, che fa parte di un’organizzazione che aiuta esuli ebrei a scappare, attraverso le aspre montagne innevate. Sebastien cresce con César che gli fa da nonno, avendo come unica scuola la vita libera tra la natura, le montagne e gli animali. Nel villaggio alpino, si scatena una caccia alla bestia pericolosa ritenuta responsabile delle stragi di pecore. Uomini armati di fucile, tra cui lo stesso César, sembrano non N Costumi: Adélaïde Gosselin Interpreti: Félix Bossuet (Sebastien),Tchéky Karyo (César), Margaux Châtelier (Angelina), Dimitri Storoge (Dott. Guillaume), Andréas Pietschmann (Tenente Peter), Urbain Cancelier (Sindaco), Mehdi (André), Paloma Palma (Esther), Karine Adrover (La madre di Esther), Loic Varraut (Il padre di Esther), Jan Oliver Schroeder (Soldato Hans), Tom Sommerlatte (Soldato Erich), Andrée Damant (Célestine), Pasquale D’Inca (Il macellaio), Eric Soubelet (Fabien), Michel Pellé (Il traghettatore), Matthieu Warter (Colonnello tedesco) Durata: 98’ pensare ad altro che a volerla catturare e sopprimere. Ma il bambino conosce la bestia, Belle, da vicino, sa che non ha ucciso le pecore e che si tratta solo di un dolcissimo pastore, in fuga da un padrone violento. L’incontro avviene in maniera casuale e tra i due nasce una forte amicizia. Sebastien chiede sempre della madre, ma il nonno non rivela mai la verità, giustificando l’assenza come un viaggio per l’America; un’America che per il bambino si trova al di là delle Alpi. Nel paese, intanto, imperversano i tedeschi, guidati da un tenente che prova simpatie per la cugina adottiva di Sebastien, Angelina. In seguito, si scopre che l’uomo in realtà fornisce gli orari delle ronde tedesche al confine per facilitare la 51 fuga agli ebrei. Dopo che il dottore si ferisce a una gamba, nella mattina di Natale Angelina con Belle e Sebastien riesce a portare i fuggitivi verso la Svizzera. Tuttavia per un improvviso cambio di ronde, i tedeschi decidono di sorvegliare proprio il valico che porta al confine. Il tenente, mettendo in pericolo la sua vita (viene infatti sommerso da una valanga) cerca di avvisare Angela e la sua spedizione. Inseguito dai soldati, il gruppo decide di variare il percorso e salire verso un passo veramente pericoloso. Tuttavia, grazie a Belle riescono a salvarsi e a portare al confine i fuggitivi. Angelina decide di non tornare, ma di aiutare attivamente oltre il confine le forze alleate. Belle e Sébastien ritornano felici verso casa. Film iretto dal documentarista (nonché scrittore e appassionato di spedizioni nella natura selvaggia) Nicolas Vernier, Belle e Sebastien è l’adattamento della serie televisiva francese omonima, scritta da Cécile Aubry negli anni Sessanta e nota in tutto il mondo, grazie a un cartone animato giapponese del 1981. Per chi ha vissuto gli anni ’80 Belle e Sebastien sono infatti due nomi familiari, che evocano ricordi, paesaggi alpini, lunghe corse in mezzo ai prati e le note di una sigla indimenticabile fin dal primo ascolto. Il rischio di portare sul grande schermo l’amicizia tra il gigantesco cane bianco e il tenero orfanello, trasformandola nell’ennesima operazione nostalgia era dietro l’angolo. A Nicolas Vanier invece va il merito di aver realizzato un film che incanta a livello visivo e si arricchisce di piani di lettura. Il regista si allontana dal testo originale per costruire un racconto inserito all’interno di precise coordinate spazio-temporali: siamo sulle Alpi francesi, in piena seconda guerra mondiale. La sceneggiatura recupera l’originale condizione di orfano del protagonista, sostituita nella serie dalla ricerca del genitore ancora in vita. Il “mostro” in questione è, in realtà, un enorme pastore dei Pirenei dal pelo candido, del tutto innocuo e colpevole solo di essere scappato da un padrone violento. L’unico a scoprire la verità e ad avvicinarsi al cane, tanto da prendersene cura, è proprio Sebastien. Forte della naturale bellezza delle Alpi e di un passato da documentarista, Vanier riduce al minimo le parole e lascia parlare le immagini: conferisce alla natura il compito di condurci D Tutti i film della stagione nella storia. Quello che colpisce subito di questa pellicola, presentata anche al Festival del Film di Roma, è la sua grande cura scenografica. Vanier con l’occhio del documentarista valorizza, nella sua messa in scena ogni singola sequenza, i maestosi paesaggi alpini, la bellezza e l’inquietudine della montagna, le sue trasformazioni nel corso delle diverse stagioni, il senso di piccolezza umana di fronte allo spettacolo della natura. Il paesaggio diventa dunque un ulteriore personaggio: capace di interagire coi protagonisti, di esaltarne o denigrarne le azioni, di offrir loro rifugio, ma anche ostacolarli con pericoli mortali e di mettere in evidenza, con una funzione che è molto più di quella di un semplice sfondo, i loro rapporti. Il cineasta ha chiesto di poter filmare lungo tre stagioni differenti, in modo da poter rendere su grande schermo la tipica variazione di colori della montagna. La parte che, drammaturgicamente parlando, funziona meglio nell’intero film, è sicuramente la prima: quella in cui la comunità montana si coalizza per dare la caccia alla “Bestia”, mentre il piccolo Sebastien, con lo sguardo incontaminato tipico dell’infanzia, si avvicina al presunto mostro, lo osserva, e infine stabilisce con lui un forte legame. Quando, tuttavia, il plot si allontana dal canovaccio originale e va a immergersi nella sua nuova variante storica, il film mostra qualche limite. Nonostante gli sforzi fatti dalla sceneggiatura per integrare il racconto nel suo nuovo contesto, la componente più prettamente politica risulta poco incisiva. Alcune sequenze finali risultano troppo eroiche e poco credibili, nell’economia di un film che funziona proprio per la sua ve- rità. Il risultato, per quanto squilibrato, non impedisce comunque di lasciarsi andare al piacere della narrazione, in cui i nostalgici ultratrentenni potranno ritrovare alcuni personaggi della serie animata: tra questi, il nonno adottivo del protagonista, César, la nipote Angelina, interpretata da Margaux Chatelier, il dottor Guillamme, qui diventato un coraggioso medico attivista, pronto a rischiare la vita per proteggere le famiglie che cercano di attraversare il confine. Ottimo esordio di Félix Bousset, di sette anni e mezzo, nel ruolo di Sebastien, scelto tra migliaia di candidature, proprio per la sua naturalezza e per il modo in cui interagiva con i cani. La presenza di Belle rivive invece sullo schermo al meglio: gli esemplari di pastore dei Pirenei utilizzati sono stati in realtà tre, ma l’effetto è assolutamente credibile, segno indubbio di un’attenzione particolare data all’interpretazione di quello che resta il principale protagonista di questa storia. Belle e Sebastien, campione di incassi in Francia, è solo l’ultima storia da grande schermo che ha per protagonista un cane. Da Lassie fino a Io e Marley, al cane da Oscar di The Artist sono tante le storie di star a quattro zampe che hanno fatto innamorare gli spettatori. E forse la chiave più preziosa di lettura del film di Vanier è proprio la comunanza tra uomo e animale, in un tempo e in un mondo in cui la natura comanda su entrambe le specie. Si arriverà a comprendere che le bestie non sono sempre tali, nemmeno tra gli uomini, e che spesso è solo questione di paura e pregiudizio. Veronica Barteri DALLAS BUYERS CLUB (Dallas Buyers Club) Stati Uniti, 2013 Regia: Jean-Marc Vallée Produzione: Robbie Brenner, Rachel Winter per Truth Entertainment, Voltage Pictures, Evolution Indipendent, R2 Films Distribuzione: Good Films Prima: (Roma 30-1-2014; Milano 30-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Craig Borter, Melissa Wallack Direttore della fotografia: Yves Bélanger Montaggio: John Mac McMurphy, Martin Pensa Scenografia: John Paino Costumi: Kurt Swanson, Bart Mueller Interpreti: Matthew McConaughey (Ron Woodroof), Jennifer Garner (Dott.ssa Eve Saks), Jared Leto (Rayon), 1 985, Ron Woodrooof, elettricista e cowboy texano vive una vita sregolata a base di alcool, droga e sesso. Denis O’Hare (Dott. Sevard), Steve Zahn (Tucker), Michael O’Neill (Richard Barkley), Dallas Roberts (David Wayne), Griffin Dunne (Dott. Vass), Kevin Rankin (T.J.), Jane McNeill (Francine Suskind), J.D. Evermore (Clint), Jency Griffin (Carol), Douglas M. Griffin (Rog), Lawrence Turner (Larry), Deneen Tyler (Denise), Lucius Falick (Freddie), Joji Yoshida (Dott. Hiroshi), Logan Douglas Smith(Dott. Meyer), Martin Covert (Ian), John Tabler (Rick Ferris), Scott Takeda (Mr. Yamata), Adam Dunn (Neddie Jay), Rick Espaillat (Michael), Frederick Clark (Steve Dawson), Donna DuPlantier (Infermiera Frazin) Durata: 117’ Come un fulmine a ciel sereno, scopre di aver contratto il virus dell’HIV con una prognosi che lo condanna a soli trenta 52 giorni di vita. Il giovane non accetta la sentenza di morte perché omofobo e quindi convinto che la malattia sia collegabile Film solo agli ambienti gay. All’ospedale viene preso in cura dalla dottoressa Eve Saks che lo informa che è in atto la sperimentazione su un farmaco: metà dei pazienti sieropositivi è curata con un l’AZT, un farmaco approvato dalla Food and Drug Administration, mentre all’altra metà viene somministrato un placebo per stabilire se la medicina funzioni davvero. Dopo che gli viene negata la sperimentazione, Ron corrompe un infermiere che gli procura l’AZT di nascosto. Ma, dopo aver preso il farmaco, le condizioni di Ron peggiorano anche a causa dell’abuso di alcool e droghe. Quando le scorte di AZT sono messe sotto chiave, Ron ha un collasso. In ospedale gli comunicano che la sua sieropositività si è convertita in AIDS. Durante il ricovero, Ron conosce Rayon, un transessuale tossicodipendente e sieropositivo. Ma Ron si dimostra piuttosto ostile con Rayon. Al fine di procurarsi altro AZT, Ron si reca in Messico dove si mette in contatto con il dottor Vaas, radiato dall’albo dei medici a causa delle sue idee alternative sulla medicina. Vaas gli dice che l’AZT è molto dannoso per l’organismo e gli prescrive invece una cura a base di peptide T, una proteina non dannosa ma non approvata dalle case farmaceutiche. Dopo tre mesi di cura, Ron è migliorato tanto che decide di importare le proteine in Texas per rivenderle ad altri sieropositivi. L’impresa è facile perché le sostanze non sono illegali ma solo non approvate dalla FDA. Intanto la dottoressa Saks si accorge degli effetti dannosi dell’AZT ma il suo superiore il dottor Sevardnle le impedisce di sospendere la sperimentazione, perché ciò toglierebbe all’ospedale le sovvenzioni dell’FDA. Ron incontra di nuovo Rayon e, sulle prime riluttante, decide di formare con lui una società perché il trans gli può fornire un’ampia clientela. Rayon condivide con Ron un attaccamento disperato alla vita, ma anche uno spirito imprenditoriale. I due fondano così il “Dallas Buyers Club” un’associazione, i cui iscritti pagano una quota di 400 dollari in cambio di tutte le medicine di cui hanno bisogno. In breve tempo il club diventa famoso, mentre Ron accetta l’amicizia di Rayon. Ron inizia a viaggiare per affari, recandosi in Cina e Giappone per procurarsi illegalmente altri farmaci. Il dottor Sevard nel frattempo scopre il “Dallas Buyers Club” e informa l’FDA che inizia a indagare su di lui. La dottoressa Saks invece capisce quali siano gli aspetti importanti del club, ma non può fare nulla per cambiare le cose. Ron inizia a frequentare la dottoressa. Intanto l’FDA ottiene una maggior severità delle norme: anche le sostanze Tutti i film della stagione non approvate diventano illegali. Il Club rimane senza soldi, ma viene in aiuto Rayon che ottiene soldi da suo padre, ricco uomo d’affari. Ron torna in Messico per prendere altre scorte di peptide T. Ma Rayon si aggrava e viene ricoverato nuovamente in ospedale, dove gli viene somministrata una forte dose di AZT provocandone la morte. Ron è distrutto dalla morte dell’amico e anche la dottoressa Saks comprende la pericolosità del farmaco. La dottoressa diminuisce la somministrazione di AZT e indirizza molti pazienti verso il Dallas Buyers Club. Venuta a sapere la cosa, l’amministrazione dell’ospedale le chiede le dimissioni, ma la donna si rifiuta e dice che l’unico modo per allontanarla è licenziarla. Nel frattempo il peptide T è sempre più difficile da recuperare. Ron fa causa alla FDA basandosi sul fatto che la sostanza è stata dichiarata non tossica ma non è ancora stata approvata. Il giudice è d’accordo con Ron ma non può cambiare la legge. Ma la battaglia di Ron non è stata vana: ben presto ogni paziente potrà curarsi come desidera. Ron Woodroof morirà il 12 settembre 1992, sette anni dopo la diagnosi che gli era stata fatta di soli trenta giorni di vita. resentato nella selezione ufficiale dell’8° Festival di Roma in concorso, Dallas Buyers Club è innanzitutto una storia di coraggio interpretata da uno straordinario e inedito Matthew McConaughey, dimagrito per questo film di ben 23 kg. Il film racconta una storia vera, quella di Ron Woodroof, rider texano che divenne inconsapevolmente il simbolo della lotta per i diritti alla cura dei malati di AIDS. L’uomo, a cui nel 1985 erano stati dati P 53 soli 30 giorni di vita, morì sette anni dopo nel 1992. Un mese prima che morisse, lo sceneggiatore Craig Borten guidò da Los Angeles fino a Dallas perché voleva andare a conoscerlo e raccontare poi la sua storia in un film. Il fatto che poi ci siano voluti circa vent’anni per realizzare la pellicola, la cui sceneggiatura è stata rifiutata per ben 137 volte e poi più volte rielaborata da Borten con l’aiuto di Melissa Wallack, la dice lunga sulla difficoltà del progetto alla fine realizzato dal regista canadese Jean-Marc Vallée. La graduale conquista di una speranza in cure alternative passa attraverso avventure e situazioni che compongono alla messa a fuoco di un personaggio che scopriamo andare oltre all’immagine che ci viene restituita a inizio film. La scena di apertura, tutta sesso estremo, ci presenta il cowboy sboccato e cocainomane ma, subito dopo la scoperta della malattia, il film si immerge nel pieno clima della metà degli anni ’80, caratterizzato da paranoie e discriminazione verso i malati. Il tema forte che viene presto a galla è quello della denuncia dei vili interessi, volti solo al profitto delle industrie farmaceutiche e delle istituzioni a queste collegate. Ed ecco la discesa agli inferi del protagonista che va di pari passo con la lotta contro la Food and Drug Administration per la conquista a ciò che c’è di più sacro e inviolabile: il diritto alla libertà di cura. Ecco quindi la trasformazione del protagonista McConaughey in qualcuno di diverso: l’elettricista e cowboy texano macho e donnaiolo, che considerava l’AIDS “la malattia dei gay”, cambia volto e anima venendo a contatto con un modo che prima ignorava, anzi, osteggiava. E, armato solo della sua forza di volontà e contro ogni previsione, non Film solo continuò a vivere ma trovò la forza di aiutare e salvare altre persone ammalate. Pur essendo un forte atto d’accusa contro le case farmaceutiche colpevoli di pagare la FDA per far legalizzare farmaci non sempre di testata efficacia e spesso ricchi di pesanti effetti collaterali, il film ha il suo punto di forza nel rapporto tra Ron e Rayon, una relazione che a mano a mano Tutti i film della stagione diventa speciale e intensa, fatta di generosità e altruismo. Un rapporto reso alla perfezione dai suoi due interpreti, il cowboy che non diviene mai santo McConaughey e lo splendido transessuale magnificamente interpretato dall’attore-musicista Jared Leto, leader dei Thirty Second to Mars. Dallas Buyers Club è un film che emoziona, informa, intrattiene, indigna e lo fa senza sentimentalismi o inutili patetismi. Ci volevano ruoli difficili come questi per far ottenere la tanto ambita statuetta a un grandissimo McConaughey e a un altrettanto coraggioso e convincente Jared Leto (premiato come non protagonista). Elena Bartoni TANGO LIBRE (Tango Libre) Belgio, Francia, Lussemburgo, 2012 Regia: Frédéric Fonteyne Produzione: Artémis Productions, Samsa Film, Liaison Cinématographique, in coproduzione con Nord-Ouest Films, Minds Meet, Rtbf, Belgacom Distribuzione: Bolero Films Prima: (Roma 13-2-2014; Milano 13-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Anne Paulicevich, Philippe Blasband Direttore della fotografia: Virginie Saint-Martin Montaggio: Ewin Ryckaert Scenografia: Véronique Sacrez C lavora come guardia carceraria, è uomo abitudinario e conduce una vita regolamentata, tranquilla e piatta. Uniche distrazioni sono la cura del proprio pesce rosso e la frequentazione settimanale di un corso per apprendere a ballare il tango. Durante una lezione, fa coppia con Alice, trent’anni, nuova iscritta al corso e donna piacente, bizzarra , carica di vitalità e madre di un figlio quindicenne. JC si innamora della donna. Alcuni giorni dopo, scorge Alice mentre questa si trova a colloquio con due detenuti nel carcere dove la guardia presta servizio. Gli uomini sono Fernand e Dominic, uno marito e l’altro amante della giovane Alice. Ambedue sono tra loro amici e complici di gravi reati. JC assiste a vari colloqui e si rende conto che Alice intrattiene un rapporto sentimentale con entrambi e che questi, a loro volta, sono al corrente e condividono, insieme alla triangolare relazione, anche la gestione del figlio di Alice. Quando Fernand viene a sapere che Alice ha ballato con il secondino monta su tutte le furie fino ad aggredire JC fisicamente, anche se in seguito chiederà a un recluso argentino di insegnargli a ballare il tango. La prigione, in una delle più suggestive scene del film, si trasformerà in una palestra di tango ballato da coppie di uomini. Le ferree norme che regolano la vita della prigione vietano i rapporti tra le J Costumi: Catherine Marcchand Interpreti: François Damiens (JC), Anne Paulicevich (Alice), Sergi López (Fernand), Jan Hammenecker (Dominic), Zacharie Chasseriaud (Antonio), Christian Kmiotek (Michel, il capo quartiere), David Murgia (Luc, il giovane portiere), Frédéric Frenay (Patrick), Domenique Lejeune (Popeye), Marc Charlet (Marco), Corentin Lobet (L’impiegato), Christophe Rossignon (Il guardiano all’ingresso), Patrick Quinet (Kevin), Mariano ‘Chico’ Frumboli (L’argentino), Pablo Tegli (Accolito argentine), Rodolfo Labrana Espinoza (Il batterista), Michel Eugène (Il guastafeste) Durata: 105’ guardie ed i familiari dei detenuti e sarà proprio il contrasto tra questo divieto e la forte attrazione ed ammirazione che JC prova per Alice a portarlo a infrangerle tutte in un finale sorprendente. n pesce rosso, solo, galleggia inerte in un acquario. È morto. Forse di vecchiaia, più probabilmente per la noia, la solitudine e l’impossibilità di amare. Un acquario: universo statico e immutabile privato del tempo, parallelo e contiguo a un altro, disordinato, caotico e vitale, fatto di comportamenti e relazioni imprevedibili. In quest’ultimo, agiscono gli uomini, la donna e il ragazzo che il regista di Una relazione privata dirige in questa terza sua analisi sui rapporti amorosi. Fonteyne spinge i suoi personaggi a saltare fuori dall’acquario prima che sia troppo tardi. Prima che la piattezza di una vita da reclusi – che sia dentro o fuori dalla prigione – li faccia boccheggiare. Lo fa a ritmo di tango, con delicatezza e sentimento, con rabbia, emotività e desiderio, con stile e passione. Come in un giro di tango in cui ai passi studiati si alternano figure inaspettate che ci lasciano sorpresi e affascinati. La danza argentina diviene metafora della vita che va vissuta anche con passione, con voglia di liberazione di corpo, di testa e di anima. Vengono a galla, allora, i contrasti che i protagonisti vivono in un conflitto tra ra- U 54 gione e cuore, tra il voler nascondersi e la difficoltà a rivelarsi pubblicamente, senza vergogne o timori di apparire quello che si vorrebbe essere. Violento e aggressivo, Fernand, scopre, imparando il tango in prigione, una più umana e intensa espressività corporea e spirituale, mezzo per assaporare la libertà di cui è privato e insieme mai immaginata arma per conquistare una donna. Rassegnato, per la lunga condanna, fino a tentare il suicidio, l’introverso fiammingo Dominic intuisce, ballando, una propria latente omosessualità. Il “grigio” JC, il secondino, rompe gli schemi dopo aver ballato il tango con Alice, innamorato e affascinato anche dall’inaspettata relazione amorosa che la donna mantiene, contemporaneamente, con Fernand e Dominic. È l’occhio della camera o meglio quello di JC, che da passivo spettatore diventa di colpo attore della vicenda, a seguire le evoluzioni di una situazione paradossale e intricata che si snoda verso una soluzione inattesa, raccontata con bella tecnica cinematografica anche attraverso il perfetto montaggio che abilmente sottolinea la complessa impostazione sentimentale di Alice, fatta di seduzione, di carica erotica e vitale come una giravolta, o un incrocio di gambe, come uno scambio di sguardi in un passo di tango. Pellicola dalle molteplici sfaccettature, mescola, con sapienza, temi intimistici, romantici e amorosi non dispiacendo Film neppure negli accenni a una filmologia di genere carcerario e musicale. Personaggi intriganti e interpreti intensamente coinvolti stimolano e appassionano lo spettatore nel dipanarsi della complessa vicenda narrata. Vigorosa e Tutti i film della stagione tenera, impulsiva, Anne Paulichevic ama più uomini contemporaneamente sapendo di non tradirne nessuno. Bravi Sergi Lopez, ben guidato in un’interpretazione di marito dai toni “machisti”e Jan Hammenecker che conferisce vita e credibile fragilità al terzo vertice del triangolo. Sorprendente François Damiens, scialbo secondino ampiamente fuori dai canoni delle propria abituale comicità. Enrico Sonno IL VIOLINISTA DEL DIAVOLO (The Devill’s Violinist) Germania, Italia, 2013 Regia: Bernard Rose Produzione: Summerstorm Entertainment, in co-produzione con Dorfilm, Construction Film, Bayerischer Rundufunk ed Arte in assocciazione con Bavaria Film Partners, Bahr Productions,Filmconfect, Sky, Orf e Film House Germany Distribuzione: Academy Two Prima: (Roma 27-2-2014; Milano 27-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Bernard Rose Direttore della fotografia: Bernard Rose Montaggio: Britta Nahler Musiche: David Garrett, Franck Van Der Heijden 830. Niccolò Paganini è un virtuoso violinista che ancora non ha trovato il modo di farsi conoscere al grande pubblico. Un giorno, però, viene contattato da un mefistofelico uomo, tale Urbani, che gli propone un patto: diventerà il suo impresario e lo porterà alla fama, ma il giorno in cui morirà avrà tutto, compresa la sua anima. Così Paganini diventa acclamato in tutta Europa e un famigerato donnaiolo, è all’apice della sua carriera e il suo nome è spesso collegato agli scandali amorosi, di cui si è reso protagonista. Poiché gli manca ancora fama a Londra, il suo manager Urbani fa sì che l’impresario inglese John Watson e la sua amante Elisabeth Wells rischino il tutto per tutto nel proporre la musica del violinista. Grazie alle recensioni entusiaste di Ethel Langham, Paganini ottiene più successo di quanto immaginava e, costretto a nascondersi da orde di ammiratori, si rifugia in casa di Watson, dove conosce la di lui figlia Charlotte. Cantante di talento, Charlotte incanta Paganini ma ciò causa qualche preoccupazione di troppo in Urbani, che comincia a predisporre un diabolico piano. Infatti, dopo un concerto di grande successo in cui Paganini duetta con Charlotte, Urbani fa ubriacare il suo protetto e gli fa credere che nelle sue stanze si trovi Charlotte; in realtà, c’è un’altra donna che assomiglia all’amata, ma Paganini, ubriaco, non riconosce differenza e passa la notte con lei. Il giorno dopo, Charlotte viene chiamata da Urbani per raggiungere Paganini e lì lo scopre a letto 1 Scenografia: Christoph Kanter Costumi: Birgit Hutter Interpreti: David Garrett (Niccolò Paganini), Jared Harris (Urbani), Andrea Deck (Charlotte Watson), Christian Mckay (John Watson), Joely Richardson (Ethel Langham),Veronica Ferres (Elisabeth Wells), Olivia d’Abo (Primrose Blackstone), Helmut Berger (Lord Burghersh), Peter R. Bishop (Il giornalista), Peter Bosch (L’ufficiale), Ben Cura (Il marito di Carlotte), Stephen Hanstings (Il capobanda), Franziska Huber (La cameriera) Durata: 122’ con l’altra donna. Talmente tanto il dolore e l’amarezza che Charlotte si rifiuta per sempre di rivedere Paganini; nel corso degli anni, diventa una famosa cantante e si sposa felicemente con un buon uomo. Paganini, invece, dopo aver capito gli inganni di Urbani, lo licenzia e comincia a vivere nel ricordo dell’occasione mancata con Charlotte. Ammalatosi gravemente, anche in punto di morte non smette mai di pensare all’amata ragazza. Suonando l’aria con cui aveva duettato proprio con Charlotte muore nella sua casa, ma Urbani è già di fronte a lui a chiedere la sua parte del patto. Che sia davvero il Diavolo? se non fosse stata solo una diceria? Se il talento di Niccolò Paganini fosse dipeso da un patto col Demonio in persona? Il film di Bernard Rose si focalizza su questo aspetto della vita del virtuoso musicista, tanto da intitolarlo Il violinista del Diavolo, come spesso veniva denominato Paganini all’epoca. Il perché è da ricercarsi nella velocità dell’esecuzione e nella precisione delle sue mani che si muovevano con un’abilità sovrumana. Il film comincia con un giovane e donnaiolo Paganini, frustrato perché incompreso nel suo talento e nel suo evidente genio musicale. Qualcuno, però, ha notato il suo talento: il misterioso e mefistofelico Urbani. Paganini stringe un patto con Urbani che diventa il suo tutto fare e soprattutto un magico impresario che lo porta alla fama, al successo e alle donne. La fama del talento di Paganini, E 55 cresce così di pari passo ai suoi sperperi e sulle storie di amori e passioni. Urbani è sempre pronto ad aiutarlo, ma anche a sfruttarlo per suo tornaconto personale e, che sia il Diavolo o meno, è un aspetto che resta in bilico per tutto il film, tranne nel finale dove si comprende tutto. Il film di Bernard Rose, seppur appetibile sulla carta, ha un andamento altalenante: a tratti si ama il film, a tratti diventa banale e troppo semplicistico nell’analisi di un artista così importante e che troppe volte appare come uno sciocco burattino nelle mani machiavelliche di Urbani. Certo è che Paganini nel film diventa una vera rockstar, dannatamente sexy, dispotica e misteriosa, con fan che svengono a ogni colpo di archetto (con tanto di allusioni sessuali sparse per tutto il film). Ovviamente il bel volto e il talento del musicista David Garrett contribuiscono a creare un Paganini sensuale e intrigante, ma, in molte sequenze, è troppo evidente che sia alla sua prima esperienza come attore. Molte scene perdono di appeal proprio per la sua inesperienza, ma la sua musica compensa queste mancanze attoriali, tant’è che i momenti più emozionanti sono proprio legati alle sue esecuzioni. Bravo, sempre bravo, Jared Harris (la nemesi del Sherlock Holmes di Guy Ritchie). Alla fine di tutto, il film si riduce a una nuova versione del Faust di Goethe, con un protagonista che deve barcamenarsi tra la dannazione e l’innocenza rappresentata da una giovane donna. Elena Mandolini Film Tutti i film della stagione Anita B. Italia, 2013 Regia: Roberto Faenza Produzione: Elda Ferri e Luigi Musini per Jean Vigo Italia, Cinemaundici, Rai Cinema Distribuzione: Good Films Prima: (Roma 16-1-2014; Milano 16-1-2014) Soggetto: dal romanzo “Quanta stella c’è nel cielo” di Edith Bruck Sceneggiatura: Edith Bruck, Roberto Faenza Nelo Risi, Iole Masucci (collaborazione) Direttore della fotografia: Arnaldo Catinari 1 945, la guerra è terminata, la giovane ungherese Anita, sopravvissuta ad Auschwitz dove ha visto morire padre e madre, trova accoglienza in un villaggio della Cecoslovacchia vicino a Praga e, precisamente, nella casa dove vivono gli zii, Monika, sorella del padre con il marito Aron, il piccolo Robi e il giovane e affascinante Eli, fratello di Aron. La ripresa di una vita normale dopo gli orrori trascorsi non è facile per nessuno; Anita, poi, per un lungo periodo non può uscire di casa in quanto priva dei documenti e perchè la nuova polizia comunista non è tanto tenera con gli ebrei ungheresi considerati, senza distinzione, collaborazionisti dei tedeschi durante l’occupazione nazista. La situazione psicologica dell’ambiente è singolare, nessuno intende rievocare il passato dei campi di sterminio, le persecuzioni dell’occupante, le persone care che non sono più tornate; tutto questo non è facile per la ragazza che trova così grandi freni nelle possibilità di ambientarsi. Le è vicino Eli col quale è tentata di costruire una vita di coppia, cosa che rimane presto un sogno: lei resta infatti incinta di lui che non ne vuole sapere né di famiglie né di bambini, anzi la porta da un medico praghese per abortire. Anita, però, grazie all’aiuto del medico rivelatosi sensibile e generoso non abortisce, ma pensa seriamente a ciò di cui la comunità ebraica parla da tempo cioè la costituzione di uno stato ebraico in Palestina, dove già stanno affluendo volontari da tutto il mondo. Così Anita si rifugia presso l’organizzazione che dispone le partenze, trovando subito un posto nel gruppo che prossimamente sta per lasciare la Cecoslovacchia; potrà così ricominciare, lontano dalla diffidenza e dalle incomprensioni di gente che non l’ha mai veramente accolta sul serio. I l film esce a pochi giorni dalla data in cui viene ricordato ufficialmente l’olocausto (27 Gennaio – Data della Montaggio: Massimo Fiocchi Musiche: Paolo Buonvino Scenografia: Cosimo Gomez Costumi: Anna Lombardi Interpreti: Eline Powell (Anita), Robert Sheehan (Eli), Andrea Osvárt (Monika), Antonio Cupo (Aron), Nico Mirallegro (David), Clive Riche (Medico), Guenda Goria (Pianista), Moni Ovadia (Zio Jacob), Jane Alexander (Sarah) Durata: 88’ Memoria) e bene esprime il disagio di fondo: la tensione, l’atteggiamento equivoco, la superficialità e la supponenza verso la questione ebraica c’è sempre stata e sempre ha causato una discesa devastante quando tutto è tracimato nel buio. Dopo la salvezza dai campi di sterminio, nessuno vuole parlare di questo, come fosse un incubo che, una volta rimosso, non c’è nessuna necessità di farlo riaffiorare. Per questo Anita si trova sperduta e senza identità; non è la mancanza di documenti che la rendono avulsa dalla vita di tutti i giorni ma il mancato riconoscimento del proprio passato perchè lei abbia un futuro. Questo “lascia Auschwitz fuori di casa”, è la raccomandazione che innerva la storia del film quasi a volerla spersonalizzare ed è il significato portante del racconto. Vi danno vita una serie di personaggi perfettamente delineati nel proprio ruolo, a cominciare dal grande Moni Ovadia, memoria storica della gente, delle sue gioie e dei suoi dolori e della grande tradizione ebraica, su cui è stato possibile costruire tutto ciò che è venuto dopo. La protagonista, Eline Powel, pur graziosa e concentrata, è ancora debole per sostenere una storia completamente sulle sue spalle che così rasenta in più punti la piattezza di uno sceneggiato televisivo. Si riscatta con la sincerità dei suoi slanci, con la voglia di esserci, con il desiderio che pretende rispettato e considerato di costruirsi una realtà migliore di quella che ha vissuto e che vive. Sono i pochi momenti che insieme alla solidità professionale con cui è stata curata la fotografia, la scenografia con i costumi e il montaggio riescono a sostenere con fermezza lo sviluppo del racconto. Come se un argomento di cui tutti riconosciamo lo spessore e la rilevanza storica e sociale avesse sempre bisogno di pilastri adeguati per sostenerne il peso. Fabrizio Moresco STILL LIFE (Still Life) Gran Bretagna, Italia, 2013 Regia: Uberto Pasolini Produzione: Uberto Pasolini, Felix Vossen, Christopher Simon per Redwave Films, Embargo Films, in associazione con Cinecittà Studios, Exponential Media, Beta Cinema e Rai Cinema Distribuzione: Bim Prima: (Roma 12-12-2013; Milano 12-12-2013) Soggetto e Sceneggiatura: Uberto Pasolini Direttore della fotografia: Stefano Falivene Montaggio: Tracy Granger, Gavin Bucklev Musiche: Rachel Portman Scenografia: Lisa Hall Costumi: Pam Downe Interpreti: Eddie Marsan (John May), Joanne Froggatt (Kelly Stoke), Karen Drury (Mary), Andrew Buchan (Mr Pratchett), Ciaran McIntyre (Jumbo), Neil D’Souza (Shakthi), Bronson Webb (Custode dell’Obitorio), Wayne Foskett (Garry), Hebe Beardsall (Lucy), Deborah Frances-White (Miss Pilger),Tim Potter (Senzatetto), Paul Anderson (Senzatetto) Durata: 87’ 56 Film Tutti i film della stagione J ohn May è un solitario funzionario comunale, il cui lavoro consiste nel rintracciare i parenti più prossimi delle persone morte in totale solitudine. John è un uomo buono e romantico che svolge il suo lavoro con estrema meticolosità. La sua vita è tranquilla e monotona. Un giorno gli viene affidato il caso di Billy Stoke, un uomo alcolizzato morto in solitudine nel palazzo di fronte al suo. Così inizia a raccogliere indizi sulla sua vita e a cercare le persone a cui è stato legato. Purtroppo, a seguito della crisi economica, gli viene comunicato che il suo ufficio sta per essere ridimensionato e che sarà licenziato: e in esubero e troppo costoso, in quanto organizza funerali per i defunti che non vengono reclamati da nessuno. John non demorde e chiede al capo a concedergli qualche giorno per portare a termine il suo ultimo caso. Durante le sue ricerche incontra diverse persone che hanno conosciuto Billy, tra cui due compagni, due figlie, una nipotina e tanti amici. Inoltre capisce che quell’uomo sconosciuto, ha avuto una vita avventurosa e passionale e inizia, così, a prendere qualche spunto per cambiare la sua vita, a cominciare dalle semplici abitudini alimentari. John resta particolarmente colpito da una delle due figlie di Billy, Kelly, abbandonata durante l’infanzia. La ragazza, a sua volta, cede alla gentilezza di John e i due decidono di andare a pranzo insieme dopo il funerale di Billy. John May ha così modo di liberarsi piano piano delle sue ossessive abitudini e godersi finalmente la vita, ma, proprio in quel momento viene investito da un autobus e muore sul colpo. Il giorno del suo funerale è lo stesso di quello di Billy. Per rendere omaggio a Billy sono venute tutte le persone che John è riuscito a contattare. Kelly cerca John con lo sguardo e, non sapendo della sua morte, crede che non la voglia vedere, ma, almeno, ha trovato una sorella e una nipotina con cui condividere la sua vita. Al funerale di John, invece, non c’è nessuno e viene seppellito in una tomba anonima. Quando tutti i vivi se ne vanno, arrivano le anime dei defunti di cui John si è preso cura per rendergli omaggio visitare la sua tomba. remiato come miglior regia nella sezione Orizzonti a Venezia dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, Still Life è il film della conferma di un regista che aveva già lasciato il segno con il suo primo lungometraggio, Machan. Sempre restando a metà strada tra dramma e commedia, Uberto Pasolini ha realizzato un ottimo film, commovente e delicato, che affronta il tema della morte e della solitudine con una grazia e una semplicità di rara bellezza. Eddie Marsan è perfetto nel ruolo di John May, un impiegato del comune di Londra incaricato di cercare i parenti delle persone morte in solitudine e di provvedere P alla loro sepoltura, qualora i defunti non vengano reclamati da nessuno. Un lavoro estremamente particolare, che John svolge con grandissima sensibilità, cercando di restituire dignità a queste persone dimenticate e morte senza nessuno accanto, preparando per loro elogi funebri e scegliendo musica per i funerali. Il suo personaggio è solitario, malinconico, dolce. La morte delle persone sembra quasi riempire la sua stessa vita fatta ormai di solitudine e monotonia. Si prende cura di queste persone perché sa già, in cuor suo, che la sua vita non è poi così diversa dalle loro e che, quasi certamente, al suo di funerale un domani non vi sarà nessuno a piangerlo. Quando i suoi superiori decidono di licenziarlo, John dedica tutto se stesso al suo ultimo incarico e cerca in ogni modo di ricostruire la vita dell’uomo deceduto e di rintracciare la sua famiglia. Attraverso piccoli cambiamenti e uscendo dagli schemi che si era costruito, John scopre una vita diversa, colorata e dal sapore più dolce. Nonostante il tema sicuramente forte, il film di Pasolini non è mai pesante, ma anzi arricchito e alleggerito da quell’humor inglese, che Marsen interpreta con grande intelligenza, e da una regia delicata che cresce con i cambiamenti di John, mai carica, molto lineare e statica, attenta agli spazi che circondano il personaggio. Questa ironia, poi, diventa nera e sarcastica nel finale del film. La morte di John, che tra l’altro richiama il detto “si nasce soli, si muore soli”, è davvero grottesca: uno stupido incidente lo porta via da quella vita che stava finalmente cominciando a vivere. L’arrivo delle anime dei dimenticati di cui si è preso cura, sono la ciliegina sulla torta: commovente e delicato senza pietismi. Still Life è davvero un gioiellino italiano di cui andare fieri. Finalmente un’alternativa ai cinepanettoni. Elena Mandolini NOI 4 Italia, 2014 Regia: Francesco Bruni Produzione: Beppe Caschetto per IBC Movie con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 20-3-2014; Milano 20-3-2014) SoggettoeSceneggiatura: Francesco Bruni Direttore della fotografia: Arnaldo Catinari Montaggio: Marco Spoletini Musiche: Lele Marchitelli Scenografia: Roberto De Angelis Costumi: Cristina La Parola Interpreti: Ksenia Rappoport (Lara), Fabrizio Gifuni (Ettore), Lucrezia Guidone (Emma), Francesco Bracci Testasecca (Giacomo), Raffaella Lebboroni (Nicoletta), Milena Vukotic (Alberta), Gianluca Gobbi (Roberto), Giulia Li Zhu Ye (Xiaolian) Durata: 93’ 57 Film R oma, oggi. Lara, ingegnere di origine russa con incarichi dirigenziali presso i cantieri della metropolitana e suo marito Ettore, presunto artista nullafacente, inaffidabile anche se fascinoso, sono separati da tempo: nulla di strano, data la loro diversità caratteriale e comportamentale. La loro figlia più grande, Emma, è una ragazza tosta che vuol fare l’attrice e ormai da un anno occupa con il suo gruppo d’attori il Teatro Valle, contribuendo all’organizzazione, alla pulizia degli spazi e ai momenti di vera e propria recitazione. Giacomo, il figlio più piccolo, è alle prese con gli esami di licenza media, il cui orale conclusivo deve sostenere il 13 Giugno, giorno in cui tutta questa strana famiglia frantumata dimostra di essere capace di ritrovarsi e stare insieme, anche se sempre disordinatamente e senza perdere la conflittualità di fondo. Emma entra in fibrillazione perchè pensa di essere incinta (pericolo poi allontanato) di un inconsistente regista polacco che ha passato un periodo con lei al Valle occupato: lui se ne parte per Parigi senza grandi rimpianti, lei chiede aiuto alla madre pur non sopportandola per le sue ossessive preoccupazioni e per le sue nevrotiche pretese di dirigere le vite di tutti. Giacomo dovrebbe essere aiutato nella sua giornata così importante ed è invece sballotatto qua e là dalla sua pseudo famiglia che vortica spesso a vuoto come in un frullatore impazzito: riesce però a dimostare il proprio interesse alla sua compagna di scuola cinese di cui è innamorato. Proprio al ristorante dei genitori della ragazzina, il padre si copre un’altra volta di...gloria...: alla fine del pranzo Ettore dà in pagamento la carta di credito che risulta non valida e non ha un soldo, morale il conto viene offerto, con commiserazione, dai proprie- Tutti i film della stagione tari del ristorante. È lo stesso Giacomo, poco dopo, a raggranellare in casa i suoi risparmi e a insistere per saldare il debito. Ettore, che nel frattempo ha collezionato un’altra figuraccia con il suo amico Roberto che lo ospita a vita, rifiutando una collaborazione per una scenografia televisiva, si ricongiunge con gli altri per passare con loro un pomeriggio al lago dopo la bella riuscita degli esami di Giacomo. Sono davvero belle le ore trascorse insieme che portano i quattro a scherzare, parlarsi, riconoscere l’affetto che li lega tutti: quando Emma rientra al Valle e Giacomo crolla a letto dal sonno, Ettore e Lara si abbandonano a un incontro d’amore a cui li spinge tutto ciò che li lega e la reciproca attrazione mai sopita. Anche se bello e denso di passione, questo momento non si rivela determinante: Lara ne risulta interdetta, quasi pentita, Ettore esce di casa per riprendere la sua vita artistica senza costrutto. a nostra società, la nostra famiglia. Da Walter Chiari (Il Giovedì, 1964) e Vittorio Gassman (Il Sorpasso, 1962) a Fabrizio Gifuni e company. Allora due eroi solitari responsabili (e irresponsabili) dei propri fallimenti e delle proprie incapacità, reali e complete espressioni di un passaggio storico che aveva lasciato definitivamente alle spalle la guerra e la ricostruzione e sentiva il vento forte di una umanità nuova, quella del boom, mossa e interessata da nuovi stimoli, potenzialità e bramosie dal futuro, apparentemente, senza confini. Poi il fuoco studentesco, il terrorismo, l’abbattimento dei vecchi canoni, la formazione di una società diversa e di un diverso modo di intendere la famiglia e lo stare insieme; tutte cose che ancora oggi appartengono a un cantiere in elabora- L zione infinita e rappresentano una realtà che, non avendo né schemi né ruoli a cui rapportarsi, si nutre di se stessa in un quotidiano divenire senza compimento. La famiglia però c’è, come una idealità platonica rimasta sospesa e impossibilitata a calarsi sulla terra: così Ettore, Lara, Emma e Giacomo hanno attività, interessi, sentimenti, esigenze che li scagliano lontano dal nucleo, come schizzati da una forza centripeta ma sempre si chiamano e si richiamano, cercando di non essere troppo distanti l’uno dall’altro, propongono degli incontri impensabili, sollecitano telefonini spenti, o dimenticati che, di colpo, risalgono alla ribalta, si rincorrono nella serie obbligata A cerca B che cerca C che cerca D che cerca A e così via.... Francesco Bruni, sceneggiatore principe di Virzì e già regista di Scialla, approfondisce, dilatandone la descrizione e la rappresentazione, la stranezza e il caos dei rapporti umani di oggi, senza regole né tempi ma vincolati a una quotidianità, a cui, bene o male, i protagonisti devono pur rispondere: si capisce, si sente vagamente che il vecchio concetto di famiglia potrebbe costituire qualcosa capace di difendere, una fortezza in cui trovare rifugio ma al momento che si è insieme esplode insopprimibile la voglia di fuggire lontano. Ottimi tutti gli attori, con Gifuni ormai avviato a essere l’attore italiano di oggi, erede di tanti grandi del passato, capace con sensibile e moderna intelligenza di rappresentare le debolezze e la disponibilità, gli egoismi e la generosità, le difficoltà del vivere, insomma, di chi cerca di ritagliarsi le linee di un nuovo essere umano, anche se dal presente incerto e dal futuro oggi neanche ipotizzabile. Fabrizio Moresco PRESTO FARÀ GIORNO Italia, 2013 Regia: Giuseppe Ferlito Produzione: Mauro Castellini per Settima Entertainment, Rai Cinema Distribuzione: Settima Entertainment Prima: (Roma 20-3-2014; Milano 20-3-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Giuseppe Ferlito Direttore della fotografia: Giovanni Andreotta Montaggio: Mauro Menicocci Musiche: Ossigrossi Scenografia: Valeria Bevilacqua Costumi: Laura di Marco Interpreti: Ami Codovini (Mary), Valerio Morigi (Loris), Ludovico Fremont (Cris), Chiara Caselli (Laura), Nathalie Rapti Gomez (Francesca), Giuseppe Gandini (Norman), Janet De Nardis (Federica), Gianantonio Martinoni (Paolino), Matilde Piana (Nina), Federica Sarno(Valentina), Gianfranco De Angelis (Giordano), Giovanni Lillo (Tommaso), Roberta Nevola (Lucy), Riccardo Bergo (Ricky), Davide Gambarini (Fabrizio), Teresa Bagnato (Emilia), Angelo Sferrazza (Mattia) Durata: 86’ 58 Film ary è un’adolescente, di buona famiglia, che si innamora di Loris, un ragazzo più grande di lei e di ceto sociale inferiore. Il conflitto di Mary con sua madre, la porterà a seguire Loris nella sua vita sbandata, con tanto di eccessi con droga e alcool. Quando rischierà di morire per un collasso provocato dall’assunzione di droga, la madre, incapace di gestire la situazione, la farà ricoverare in una clinica privata. Le vite dei due ragazzi prenderanno due strade diverse. Loris continuerà a ricercare il denaro e il successo a ogni costo nel mondo dell’illegalità: vuole dimostrare a se stesso e a Mary di potersi prendere cura di lei. Con la complicità di un amico, organizzerà il colpo che avrebbe dovuto cambiargli la vita. Si accorgerà a sue spese di essere stato manovrato e che talvolta dietro l’amicizia si nasconde il tradimento. Mary, invece, si troverà di colpo proiettata in un ambiente dove convivono persone fragili e ammalate. Un mondo troppo lontano dal suo che inizialmente rifiuterà. L’incontro con Nina, una donna distrutta dall’anoressia sarà fondamentale per il suo M Tutti i film della stagione percorso. Mary, infatti, rivaluta la sua vita e le sue scelte e inizierà a guardare con occhi diversi quelle persone dalle quali prima desiderava solo scappare. Infine, per permettere a Nina di realizzare il suo sogno, organizzerà una fuga dalla clinica e lo farà grazie all’aiuto della madre capace di andare contro le regole pur di aiutare la figlia. Le diverse esperienze dei due giovani cambieranno per sempre le loro vite. iuseppe Ferlito è qui alla sua opera prima. Purtroppo, come spesso accade a un nuovo autore, Presto farà giorno ha molte incertezze nella sceneggiatura. L’andamento della storia è molto altalenante, spesso tocca picchi significativi nella banalità e raramente riesce a spiazzare quanto a originalità. Lo stesso vale per i dialoghi che sono troppo semplici e cadono in cliché e mediocrità. Il film, quindi, coinvolge solo in alcuni momenti in cui Ferlito riesce a creare una buona empatia tra i personaggi e il pubblico e, proprio mentre si pensa che il film possa migliorare, ecco che il regista ci smentisce seguendo banali stereotipi. G Nella storia, ritroviamo troppi rimandi al bellissimo Ragazze interrotte e, persino, le atmosfere del romanzo di Veronika decide di morire di Paulo Coelho. Tra le banalità presenti, c’è anche un uso smodato del simbolismo, come la mela col morso posta sul comodino dell’anoressica, oppure una moneta che gira vorticosamente in attesa dell’esito tragico. Come lo script, anche la regia risente della mano di un nuovo autore, che tenta di seguire una linea classica, alternandola a guizzi creativi. Ferlito utilizza uno stile molto classico, infatti, che inframezza con virtuosismi in stile onirico che, invece di arricchire, sono mal utilizzati e non sono in linea con lo stile di base. Purtroppo gli attori Ami Codovini (Mary) e Valerio Morigi (Loris) risentono e rispecchiano questa sceneggiatura irregolare: troppo empatici e quasi ridicoli in molte scene. Presto farà giorno è troppo altalenante, ma quei pochi momenti ben realizzati, fanno ben sperare che Ferlito possa crescere e diventare un buon regista italiano. Elena Mandolini MALDAMORE Italia, 2014 Montaggio: Mauro Bonanni Musiche: Sergio Cammariere Scenografia: Giuliano Pannuti Costumi: Lia Francesca Morandini Interpreti: Ambra Angiolini (Veronica), Luisa Ranieri (Sandra), Alessio Boni (Paolo), Luca Zingaretti (Marco), Miriam Dalmazio (Beba), Eugenio Franceschini (Luigi), Claudia Gerini (Lidia), Eleonora Ivone (Sabrina), Ettore Bassi (Antonio), Adolfo Margiotta (Piero) Durata: 101’ Regia: Regia: Angelo Longoni Produzione: Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Emidi, Silvia Natili per Italian Dreams Factory e Rai Cinema, in associazione con Seven Dreams Productions, in collaborazione con Paraiso Film Distribuzione: Bolero Film Prima: (Roma 13-3-2014; Milano 13-3-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Angelo Longoni, Massimo Sgorbani Direttore della fotografia: Roberta Allegrini D ue coppie, legate da amicizia e parentela, si ritrovano ad affrontare una profonda crisi coniugale. Per caso, infatti, Veronica e Sandra scoprono che i loro rispettivi mariti, Marco e Paolo, le hanno tradite. Come reagiranno le donne, dopo il primo impatto emotivo? Veronica, già in crisi per l’età che avanza, quando scopre che l’amante del marito ha vent’anni, lo caccia via di casa; intanto proseguono le persecuzioni di un ammiratore segreto che la chiama e la corteggia con canzoni telefoniche. Sandra, invece, rivela a Paolo che lo ha tradito proprio quando anche lui la stava tradendo, in quanto lo sentiva distante. Paolo si infuria e, preso dalla gelosia, la lascia. Le due donne si trovano a percorrere strade differenti: Veronica conosce il ventenne Luigi, si invaghisce di lui e decide di vendicarsi di Marco, andandoci a letto; Sandra tenta la riconquista perché ha compreso che si amano e che possono superare le mille difficoltà. Anche i due uomini seguono diverse strade: Marco continua a sedurre altre donne, mentre Paolo cerca di capire chi possa essere l’ex amante della moglie. Sandra, intanto, continua a confidarsi col collega Antonio che si rivela essere innamorato di lei e, proprio per questo, Paolo lo crede l’ex amante di Sandra. Dopo l’ennesimo e furioso litigio, Sandra e Paolo non si parlano per giorni, ma quando lei finisce in ospedale e scopre 59 di essere incinta del marito, i due fanno pace e tornano insieme. Dopo una disavventura amorosa, Marco capisce di essere innamorato di Veronica e torna a casa, ma continuerà a tradirla, per il gusto di dare pepe alla sua vita e per non cadere in depressione. Nel corso del battesimo del figlio di Sandra e Paolo, le due coppie stanno ancora insieme e hanno trovato un loro equilibrio. Le due donne capiscono che dovranno conservare una piccolissima parte della loro vita per continuare a essere donne, per non perdere la loro femminilità e diventare solo madre o moglie. Infine, si scopre che Luigi è stato anche l’amante di Sandra e che si diverte a sedurre avvenenti donne sposate e infelici e che proprio San- Film dra lo ha indirizzato verso Veronica per aiutarla a superare le sue crisi. l film di Angelo Longoni, Maldamore, è una riflessione sui rapporti di coppia e sulle dinamiche interne. Il tradimento non è l’unico elemento analizzato, bensì la base da cui far partire quest’analisi. Infatti l’adulterio è solo il culmine di una coppia in crisi che magari già da tempo mancava di dialogo, intimità e complicità. La frase di Platone, che il regista ha messo come corollario del film, è molto significativa perché nel momento in cui la maggior parte delle persone fa un giuramento d’amore, si trova in un tale stato emotivo che crede che questo giuramento varrà per sempre. Ma, nel tempo, I Tutti i film della stagione le cose cambiano e la vita affettiva delle coppie stabili si trasforma. Solo grazie a una certa maturità le coppie riescono a non scoppiare. Altro terreno su cui si muove Longoni è mostrare che le persone sofferenti pene d’amore sono comiche, viste da fuori; quindi, i conflitti che nascono all’interno di coppie rappresentano il terreno ideale per la commedia. C’è una morale in questo e il tempo gioca a sfavore delle coppie ma ha anche un aspetto positivo: ci può rendere più maturi e propensi al perdono. Seppur interessante come argomenti, l’opera di Longoni risente molto del suo background televisivo e teatrale, che ben poco si adatta al cinema. Difetto che si evidenzia già all’inizio del film, caratterizzato da sequenze altamente plateali e artificio- se. Tutto quello che dovrebbe avere una sceneggiatura cinematografica, invece, viene a mancare: ritmo, dialoghi efficaci, sequenze esplicative senza bisogno di usare il parlato dei personaggi. Inoltre vi è una forte mancanza di naturalezza che si evidenza soprattutto nella recitazione dei protagonisti: Ambra Angiolini, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri e Alessio Boni. Gli attori, infatti, risultano troppo artefatti e macchiettistici e non riescono a esprimersi egregiamente come hanno sempre fatto. L’unica a mantenere alte le aspettative è Claudia Gerini, qui presente con un piccolo ruolo, ma sempre in perfetta forma attoriale. Elena Mandolini NEBRASKA (NEBRASKA) Stati Uniti, 2013 Regia: Alexander Payne Produzione: Paramount Vantage, Filmnation Entertainment, Blue Lake Media Fund, Echo Lake Entertainment, Bona Fide Production Distribuzione: Lucky Red Prima: (Roma 16-1-2014; Milano 16-1-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Bob Nelson Direttore della fotografia: Phedon Papamichael Montaggio: Kevin Tent Musiche: Mark Orton Scenografia: J. Dennis Washington Costumi: Wendy Chuck ’anziano Woody Grant, con un serio problema di alcolismo, pensa di aver vinto un milione di dollari a una lotteria, senza rendersi conto che invece si tratta di una truffa, mirata solo a farlo abbonare a scadenti riviste per diversi anni. Volendo ritirare la vincita in un ufficio che si trova a Lincoln in Nebraska, decide di arrivarvi a piedi partendo dal Montana. Quando viene fermato dalla polizia, è suo figlio David, che lavora in un negozio di elettrodomestici, a corrergli in aiuto. Dopo aver tentato inutilmente di dissuaderlo, decide di accompagnarlo a Lincoln, nonostante il fratello Ross e la madre Kate glielo sconsiglino vivamente. Andando incontro ai tanti capricci del genitore, David compirà un vero tuffo nel passato del padre. A seguito di un incidente dopo una sbornia, Woody finisce in ospedale. Questo piccolo incidente consente a Woody e David di fermarsi diversi giorni a casa del fratello di Woody. Lì, David rivedrà tanti cugini e zii, subito pronti a L Interpreti: Bruce Dern (Woody Grant), Will Forte (David Grant), June Squibb (Kate Grant), Bob Odenkirk (Ross Grant), Stacy Keach (Ed Pegram), Mary Louise Wilson (Zia Martha), Rance Howard (Zio Ray), Tim Driscoll (Bart), Devin Ratray (Cole), Angela McEwan (Peg Nagy), Glendora Stitt (Zia Betty), Elizabeth Moore (Zia Flo), Kevin Kunkel (Cugino Randy), Dennis McCoig (Zio Verne), Ronald Vosta (Zio Albert), Missy Doty (Nöel), John Reynolds (Bernie Bowen), Neal Freudenburg (George Westendorf), Eula Freudenburg (Jean Westendorf), Ray Stevens (Dale Slaasted), Lois Nemec (Kathy Slaasted), Scott Goodman (Mark),Colleen O’Doherty (Janice), Franklin Dennis Jones (Zio Cecil) Durata: 121’ spillare i soldi della “fantomatica” lotteria. Raggiunti da Ross e da Kate, i quattro cominciano a spalleggiarsi e comprendersi. David capirà persino che suo padre è stato un uomo talmente buono, che tutti hanno sempre approfittato di lui, portandolo persino alla bancarotta. Desideroso di aiutarlo, decide quindi di proseguire il viaggio in Nebraska da soli. Giunti a Lincoln, Woody è costretto ad affrontare la verità: non ha vinto e era solo una truffa. Demoralizzato, confida a David che avrebbe comprato un compressore, un pick up e il resto di quel denaro lo avrebbe donato a lui e a suo fratello. Vedendolo depresso, David gli compra il pick up e il compressore, dicendogli che è riuscito a ottenerli da quelli della finta lotteria. Woody passa per la sua città natale da vincente, per poi tornare a casa assieme a David. A lexander Payne è un regista che si potrebbe definire impeccabile. Election, Sideways, Paradiso 60 amaro sono tre titoli importanti per cui, rispettivamente, ha ricevuto una nomination agli Oscar e ne ha vinti due. I suoi film sono perfetti, impeccabili, appunto, e questo Nebraska non fa eccezione. Un road movie con figlio a carico, oppure, con padre anziano al seguito a seconda di quale punto di vista si desideri adottare. Il film è girato in bianco e nero per meglio sottolineare l’aspetto del passato che permea tutto il film; in fondo quando ricordiamo, soprattutto eventi lontani nel tempo, non sono tanto i colori che riemergono, quanto gli odori e i sentimenti. Persino la messa in scena, quindi, è impeccabile, come anche gli argomenti toccati nel film: il rapporto tra padre e figlio, le difficoltà della vecchiaia, i rimorsi, i rimpianti e la nostalgia. Tutta la storia sembra quasi un racconto sulle occasioni mancate, sulle decisioni sbagliate, sugli amori persi. La scena del cimitero, in cui Kate racconta al figlio David come siano scomparsi i suoi giovani zii è emblematica: Woddy, attraverso le parole della moglie, ricorda la sorella e lo fa con gli occhi Film Tutti i film della stagione pieni di affetto e di rammarico. Payne riesce persino a commuover in diverse sequenze, sia quella già citata del cimitero, che quella vecchia casa dei Grant, oppure l’affettuoso regalo di David al padre. E allora cosa non torna? Un’eccessiva freddezza, una pignoleria quasi millimetrica nella realizzazione del film, quasi come se Payne stesse lavorando manuali di regia e sceneggiatura aperti e pronti per essere consultati. Tutto diventa opulento, finito e rifinito. Troppo. Davvero difficile, quindi, capire come giudicare il film. L’unica nota certa è la performance del bravissimo Bruce Dern che all’ultimo Festival di Cannes a ricevuto la Palma come miglior interpretazione maschile ed e attualmente nella rosa degli Oscar. Onestamente Bomber, che si avvicina al film come tematica trattata, è molto più bello e più coinvolgente. Elena Mandolini SOTTO UNA BUONA STELLA Italia, 2013 Musiche: Umberto Scipione Scenografia: Tonino Zero Costumi: Tatiana Romanoff Interpreti: Carlo Verdone (Federico Picchioni), Paola Cortellesi (Luisa Tombolini), Tea Falco (Lia Picchioni), Lorenzo Richelmy (Niccolò Picchioni), Eleonora Sergio (Gemma), Simon Blackhall (Richard), Fausto Maria Sciarappa (Duilio), Guia Zapponi (Margherita), Alex Infascelli (Amedeo), Eugenio Krauss (Venanzio) Durata: 106’ Regia: Regia: Carlo Verdone Produzione: Aurelio De Laurentiis & Luigi De Laurentiis per Filmauro Distribuzione: Filmauro Prima: (Roma 13-2-2014; Milano 13-2-2014) Soggetto: Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Gabriele Pignotta Sceneggiatura: Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Gabriele Pignotta, Maruska Albertazzi Direttore della fotografia: Ennio Guarnieri Montaggio: Claudio Di Mauro F ederico Picchioni è un uomo d’affari romano di successo che lavora per una holding finanziaria e vive in una casa lussuosa con la giovane fidanzata, Gemma. I due figli avuti dalla ex moglie, Lia, giovane ragazza madre e Niccolò, che ha la passione per la musica, abitano invece con la madre. Quando la donna muore, Federico si trova costretto ad accogliere in casa i due ventenni, che lo detestano per aver abbandonato la famiglia, più una nipotina nata da una passata relazione di Lia. Contestualmente, un socio di Federico viene arrestato dalla finanza, non prima di aver dilapidato tutte le sostanze dei colleghi e aver compromesso la loro reputazione. Disordine, amici del figlio che entrano ed escono a ogni ora del giorno, con la casa che si riempie di poeti metropolitani, trasforma l’appartamento di Federico in un porto di mare. La convivenza si rivela comicamente tragica e la prima a rimetterci è Gemma, che mal sopportan- do l’irruenza dei ragazzi, abituata a vivere nelle comodità; nel giro di pochi giorni fa i bagagli. E da lì a poco anche la domestica filippina li lasciarli al loro destino. Ed ecco che entra in scena Luisa Tombolini, una tagliatrice di teste, tormentata dai sensi di colpa per il cinismo del proprio mestiere, che abita proprio nell’appartamento accanto ai Picchioni. La donna non sopporta il suo lavoro e così tenta in ogni modo di ricollocare in altre professioni alcune delle sue vittime. Simpatica e spiritosa, Luisa riesce a instaurare un bel rapporto di complicità con i ragazzi e a conquistare lentamente il cuore di Federico, che dietro a un carattere burbero nasconde un bisogno forte di essere amato, sia come uomo che come padre. Lia conosce un ragazzo inglese di cui si innamora e decide di trasferirsi con la figlia a Londra. Dopo poco la segue anche Niccolò, che intanto non è riuscito a realizzare i suoi sogni e si sente impotente. Federico e Luisa rimasti soli, 61 dopo un periodo di lontananza finalmente si ritrovano. arlo Verdone, regista, interprete e cosceneggiatore di Sotto una buona stella, torna dietro la macchina da presa dedicando quest’ultimo sforzo cinematografico al suo stretto collaboratore Ivo Di Persio, morto prematuramente ancora giovane all’inizio delle riprese. Dopo Posti in piedi in Paradiso un’altra digressione sulla famiglia, ma stavolta al centro della trama ci sono l’amore e la paternità ai tempi della crisi. Mescolando realtà e parodia, situazioni surreali e sentimenti autentici, farsa e malinconia, il regista realizza una commedia discontinua che attraversa alti e bassi, alternando momenti di comicità a momenti di staticità. Il film ambisce a realizzare un’istantanea della crisi lavorativa odierna che affligge giovani e meno giovani ponendosi come termometro di uno stato di malessere diffuso nel Paese, in cui i talenti vengono C Film Tutti i film della stagione che costringe i giovani a cercare lavoro all’estero, o la piaga dei licenziamenti. Lo stesso personaggio della “tagliatrice di teste”, risulta accennato in maniera superficiale, mentre poteva offrire diversi spunti da sfruttare e sviluppare. Viene difficile inoltre credere a una figura che da un lato usa la peggiore retorica aziendalista per licenziare le sue vittime, dall’altro si adopera per riciclarle con impieghi al di sotto delle loro competenze. Dove il film risulta più debole è nel quadro d’insieme, nello sviluppo psicologico dei due figli sfaccendati e nelle dinamiche domestiche, in una casa che rimanda troppo a quelle delle sitcom televisive. Se c’è una cosa che invece funziona è proprio l’affiatamento fra i due mattatori: Paola Cortellesi fa da spalla alle sfumature malinconiche di Carlo Verdone e, grazie ad una recitazione naturale e frizzante, riesce a non farsi umiliati e i giovani sono costretti all’espatrio. Tuttavia, nel suo rivolgersi a una platea il più ampia e variegata possibile, smussa la vena malinconica che emerge a più riprese dalla sceneggiatura e, ammiccando a una comicità che ne ha decretato la fortuna al botteghino, trasforma in semplice cornice le molte tematiche di spessore. Verdone sceglie una narrazione basata più che altro sulla comicità e trasforma “casa e famiglia” in punto di riferimento imprescindibile intorno al quale far ruotare l’intera narrazione. Il regista romano confeziona così una commedia altalenante che funziona a pieno ritmo quando punta alla risata e alla gag, in questo caso i duetti con la Cortellesi, ma non ha il coraggio di affondare il colpo quando si tratta di affrontare le diverse problematiche collaterali, come quella dell’incomunicabilità tra genitori e figli, il desolante panorama lavorativo italiano offuscare dall’attore. Tra i consigli medici di Verdone, la scena del caffè e la sequenza finale del muro si ride di gusto. Per quanto riguarda il resto del cast non compaiono nomi di grande risalto. Lorenzo Richelmy e Tea Falco portano il peso, ma anche l’ironia, di rappresentare le annoiate ultime generazioni del Belpaese, affette da una recitazione spesso enfatica e monocorde. La Falco, attrice che Bertolucci ha voluto per il suo Io e te, si ritrova nei panni di una ragazza-contro, nella sua interpretazione “stanca” di vivere. La pellicola propone anche una colonna sonora minimal, che si sposa bene con l’ambientazione e che dà il titolo al film. Ci si aspettava di più da una film, che a parte la confezione accomodante, non sembra essere nato proprio sotto una buona stella. Veronica Barteri POMPEI (Pompeii) Germania, Canada, 2014 Regia: Paul W.S. Anderson Produzione: Paul W.S. Anderson, Jeremy Bolt, Robert Culzer, Don Carmody per Constantin Film, Impact Pictures Distribuzione: 01 Distribution Prima: (Roma 20-2-2014; Milano 20-2-2014) Soggetto e Sceneggiatura: Janet Scott Batchler, Lee Batchler, Michael Robert Johnson Direttore della fotografia: Glen MacPherson Montaggio: Michele Conroy Musiche: Clinton Shorter M ilo è uno schiavo, utilizzato come gladiatore nei combattimenti circensi. Schiavo sin da bambino, dopo il massacro della sua famiglia, combatte a Londinium e, dopo aver impressionato gli astanti, viene condotto a Pompei. Qui si incontra e si innamora di Cassia, figlia del più ricco mercante di Pompei, praticamente il signorotto locale. I genitori, buoni di cuore, vogliono che Pompei ritorni agli antichi fasti e fanno giungere da Roma il malefico senatore Corvo che aveva già conosciuto Cassia e la vuole come sposa. Cassia non vuole legarsi a un uomo corrotto come lui e, il giorno prima della battaglia dei gladiatori programmata per omaggiare Corvo, i due amanti cercano di fuggire, ma Milo viene catturato e riportato nell’arena. Allo spettacolo assiste anche Corvo che, intuiti i sentimenti di Milo e Cassia, ricatta la ragazza: se lo sposerà non ucciderà i Scenografia: Paul D. Austerberry Costumi: Wendy Partridge Effetti: Dennis Berardi, Mr. X Inc. Interpreti: Kit Harington (Milo), Carrie-Anne Moss (Aurelia), Emily Browning (Cassia), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Attico), Jessica Lucas (Ariadne), Jared Harris (Severo), Kiefer Sutherland (Corvo), Paz Vega (Strigana), Sasha Roiz (Proculus), Currie Graham (Bellator), Ben Lewis (Fulvius), Rebecca Eady (Madre di Milo), Jean-François Lachapelle (Padre di Milo) Durata: 98’ suoi genitori e lei accetta. Nel corso del combattimento nell’area, proprio durante i combattimenti, il vulcano Vesuvio erutta. Dopo un primo terremoto, muore la madre di Cassia, mentre il padre viene ucciso proprio per mano di Corvo. Milo, grazie anche all’aiuto dell’amico e gladiatore Attico, riesce a liberarsi e a correre a salvare Cassia. Nel corso di una lotta per l’amata, Milo uccide Corvo, mentre Attico muore a seguito di un altro combattimento contro un centurione. I due amanti stanno quasi per sfuggire dalla lava del vulcano, ma, alla fine, capiscono che non potranno mai salvarsi. Si giurano amore eterno, si baciano e si lasciano morire abbracciati. ompei di Paul W.S. Anderson è un prodotto e non un film. Tralasciando le grandi inesattezze storiche sull’eruzione del Vesuvio, sembra proprio che Hollywood non sap- P 62 pia più creare sceneggiature originali. Soprattutto si punta alla spettacolarizzazione del film, tralasciando trama e sostanza. Pompei ne è un esempio lampante: tanti effetti speciali e uno script misero. La trama è una commistione di film di successo: 300, Titanic e Il gladiatore. Tutti i combattimenti sono in puro stile Zack Snyder, regista di 300; mosse degli attori, i colori (sangue e quant’altro) e i suoni (spade e simili) utilizzati sono identici. E questo sarebbe il minimo. Il problema è nel ricalcare la storia di Titanic e Il gladiatore. Come Rose e Jack, anche Cassia e Milo fanno parte di due ceti sociali differenti, di due mondi che non potrebbero neanche sfiorarsi. James Cameron aveva delineato, con abilità, un crescendo di passione e di amore tra i due personaggi, a cui Anderson non è riuscito neanche ad avvicinarsi minimamente. Anderson con due sequenze li fa Film incontrare, innamorare e fuggire: nessun climax, nessun crescendo. In oltre, molte sequenze sono la brutta copia di Titanic e, non per ultimo, il Vesuvio che corrisponde all’iceberg che fece affondare la nave. Le vere note dolenti arrivano dal confronto Tutti i film della stagione con Il gladiatore. Ambientazioni, scene, interazioni tra i personaggi, musica e persino i personaggi stessi sono troppo simili. Il giovane attore Kit Harington, seppur belloccio, non ha il fascino di Russell Crowe e, tantomeno, le sue doti attoriali. La colonna sonora è una scopiazzatura di quella realizzata dai premi Oscar Hans Zimmer e Lisa Gerrard. Un vero tripudio al duplicato, fatto male. Da evitare. Elena Mandolini SPIDERS 3D (Spiders) Stati Uniti, 2013 Regia: Tibor Takács Produzione: Boaz Davidson e Israel Ringel per Nu Image Films Distribuzione: M2 Pictures Prima: (Roma 27-2-2014; Milano 27-2-2014) Soggetto: Boaz Davidson, Dustin Warburton Sceneggiatura: Joseph Farrugia, Tibor Takács Direttore della fotografia: Lorenzo Senatore Montaggio: Joseph Plenys Musiche: Joseph Conlan C olpita da un meteorite vagante, una stazione orbitale russa si disintegra nello spazio. Un frammento dell’ordigno precipita sulla città di New York e, sfondando l’asfalto, penetra fin nelle viscere della metropolitana. Le autorità cittadine cercano di minimizzare l’accaduto anche quando un tecnico mandato a controllare i danni viene trovato morto per folgorazione, avendo toccato inavvertitamente un binario elettrificato. Le vere cause delle sua morte sono invece da addebitarsi al morso di un ragno che , insieme ad altre centinaia era contenuto nel frammento spaziale precipitato. Jason, funzionario responsabile della metropolitana cittadina, crede inizialmente all’incidente e vorrebbe riattivare la linea dei treni, ma ben presto rivede la sua posizione dopo averne parlato con Rachel, sua moglie ed esperta del Dipartimento di Sanità, con la quale ha in corso un’azione di divorzio. Effettivamente all’interno del corpo dello sventurato tecnico vengono rinvenute numerose uova di ragno. Ulteriori controlli sotterranei rivelano la presenza dei corpi, orrendamente divorati, di alcuni homeless. La situazione viene gestita da un commando di militari che per scopi segreti ha intenzione di utilizzare la tela che gli spaziali insetti tessono e che possiede incredibili qualità sfruttabili a scopo bellico. Mentre tutto questo avviene, i soldati isolano il quartiere propalando la falsa notizia della presenza di un temibile virus venuto dagli spazi interstellari. I ragni intanto crescono smisuratamente fino a diventare grandi come mucche ed invadono la città portando panico, distruzione e Scenografia: Kess Bonnet Costumi: Jani Stoichkova, Jasmina Vasileva-Stoichkova Interpreti: Patrick Muldoon (Jason Cole), Christa Campbell (Rachel Cole), Sydney Sweeney (Emily),William Hope (Colonnello Jenkins), Shelly Varod (Phoebe), Jon Mack (Dottor Stella), Christian Contreras (Pete), Atanas Srebrev (Jimmy), Pete Lee-Wilson (Dott. Darnoff), Jesse Steele (Bill Puller) Durata: 89’ morte. Jason e Rachel, separati dalla giovane figlia e ricercati dai militari sfidano il pericolo per recuperare la loro bambina e controbattere la minaccia aracnoide. Il sottosuolo e le strade sono ormai invase dai mostri a sei zampe ai quali si aggiunge anche un ragno “madre” grande quanto un paio di Tir. I soldati vengono ben presto sbaragliati e solo l’audacia di Jason porrà fine all’invasione. l titolo non lascia spazio a dubbi. Ancora prima di assistere alla proiezione del film già conosciamo quello che ci aspetta e le tematiche salienti della pellicola ci sono già arcinote. Genere: fantascienza, specie: invasione di mostri probabilmente provenienti dallo spazio cosmico, sottospecie: catastrofe (sicuramente evitata). Occorre comunque vederlo, perché, a volte, la letteratura cinematografica di questa tipologia di film ha riservato anche qualche gradita sorpresa. Effettivamente le immagini della sequenza di apertura fanno ben sperare. Limpide, con effetti grafici ben realizzati insieme una accorta colonna sonora, fanno entrare lo spettatore nel vivo della vicenda. Trascorsi pochi minuti di visione, “l’incanto” ha termine e ci si rende conto di assistere a quell’ennesima produzione di bassa levatura che tanto temevamo. Trama scontata e situazioni prevedibili, totale assenza di suspense e di sbalzi dei livelli di adrenalina narcotizzano lo spettatore nell’ attesa della apparizione degli ipertrofici aracnidi La vista dei mostri è di per se deludente e anche un poco comica (respirano emettendo un rantolo enfisematoso). La modesta grafica computerizzata I 63 impiegata per realizzare gli orridi artropodi non aiuta a dare verosimiglianza alle spaziali creature, le ricostruzioni dei sotterranei della metropolitana, realizzate in studio, risultano approssimative così come le scene girate nelle strade di una New York (anch’essa ricostruita) e sottoposta per la centesima volta all’assalto di anomali e feroci esseri, apparentemente imbattibili e insaziabili predatori di un raffazzonato esercito di cattivi e mal armati soldati. Veniamo dunque ai personaggi “umani”, ricalcati tutti su stampi logori e ampiamente sfruttati. Jason audace e temerario funzionario della sotterranea newyorchese impantanato in una difficile situazione pre-divorzio con la moglie Rachel e con giovane prole da difendere; il Colonnelo Jenkins, ottuso e pericoloso militare con un mortale destino già segnato sin dalle prime battute; il dottor Stella, immancabile scienziato di dubbia integrità etica. A fare da contorno a tale abbondanza di cliché troviamo gli inevitabili accenni ad una latente guerra fredda (la navicella spaziale è infatti russa), i soliti rimandi al timore per l”invasione”da qualsiasi parte provenga e la fatale presenza della trama losca e segreta. Ci si trascina così verso la fine, scontata anch’essa, perfino nel minaccioso quanto incredibile accenno ad un possibile sequel. La pattuglia degli arditi e scalcinati interpreti mostra i segni di un’ abbondante decottura. Con un minimo sforzo e un po’ di coraggio il regista Tibor Tacàks (anche co-sceneggiatore) ne avrebbe potuto trarre un film comico. Enrico Sonno Film Tutti i film della stagione VALUTAZIONI PASTORALI Allacciate le cinture – complesso / problematico All Is Lost – Tutto è perduto – consigliabile-problematico / dibattiti American Hustle – L’apparenza inganna – consigliabile-problematico / dibattiti Anita B. – consigliabile-problematico / dibattiti A proposito di Davis – consigliabileproblematico / dibattiti Bella e la bestia (La) – consigliabile / semplice Belle & Sebastien – consigliabile / poetico Blue Jasmine – consigliabile / problematico Butler (The) – Un maggiordomo alla Casa Bianca – consigliabile-problematico / bibattiti Captain America: The Winter Soldier – n.c. Counselor (The) – Il procuratore – complesso / superficialità Dallas Buyers Club – complesso-problematico / dibattiti Dietro i candelabri – complesso / problematico Disconnect – consigliabile-problematico / dibattiti 12 anni schiavo – consigliabile-problematico / dibattiti Donna per amica (Una) – futile / superficialità Father and Son – n.c. Gente che sta bene (La) – n.c. Giovane e bella – complesso / scabroso Grande Match (Il) – consigliabile / brillante Hansel e Gretel e la strega della foresta nera – n.c. Hates – House at the End of the Street – consigliabile / problematico Hunger Games – La ragazza di fuoco – consigliabile / superficialità Ida – consigliabile-problematico / dibattiti I, Frankenstein – n.c. Jimmy P. – n.c. Last Vegas – n.c. Maldamore – futile / superficialità Moliere in bicicletta – consigliabileproblematico / dibattiti Nebraska – raccomandabile-problematico / dibattiti Noi 4 – consigliabile-problematico / dibattiti Oldboy – complesso / violento Philomena – consigliabile-problematico / dibattiti Pompei – n.c. Presto farà giorno – n.c. Quando c’era Berlinguer – consigliabilerealistico / dibattiti RoboCop – consigliabile / semplice Saving Mr. Banks – raccomandabile / problematico Segnato (Il) – n.c. Segreti di Osage County (I) – consigliabile-problematico / dibattiti Sguardo di satana (Lo) – Carrie – futile / violento Smetto quando voglio – consigliabileproblematico / dibattiti Sogni segreti di Walter Mitty (I) – consigliabile-problematico / dibattiti Sotto una buona stella – consigliabile / brillante Spiders 3D – n.c. Still Life – consigliabile-poetico / dibattiti Storia d’inverno – consigliabile / semplice Storia di una ladra di libri – consigliabile / semplice 300 – L’alba di un impero – complesso / violento Tango Libre – n.c. Tarzan 3D – n.c. Tutta colpa di Freud – consigliabile / superficialità Venere in pelliccia – complesso-problematico / dibattiti Violinista del diavolo (Il) – n.c. Wolf of Wall Street (The) – complesso / scabrosità IL RAGAZZO SELVAGGIO è l’unica rivista in Italia che si occupa di educazione all’immagine e agli strumenti audiovisivi nella scuola. Il suo spazio d’intervento copre ogni esperienza e ogni realtà che va dalla scuola materna alla scuola media superiore. È un sussidio validissimo per insegnanti e alunni interessati all’uso pedagogico degli strumenti della comunicazione di massa: cinema, fotografia, televisione, computer. In ogni numero saggi, esperienze didattiche, schede analitiche dei film particolarmente significativi per i diversi gradi di istruzione, recensioni librarie e corrispondenze dell’estero. Il costo dell’abbonamento annuale è di euro 30,00 - periodicità bimestrale. 64 THE WOLF OF WALL STREET - di Martin Scorsese AMERICAN HUSTLE - L’APPARENZA INGANNA - di David O. Russel Gennaio-Aprile 2014 127 -128 STILL LIFE Anno XX (nuova serie) - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento postale 70% - DCB - Roma di Uberto Pasolini IDA di Pawel Pawlikowski PHILOMENA di Stephen Frears STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI di Brian Percival HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO - di Francis Lowrence BLUE JASMINE Euro 5,00 di Woody Allen
Documenti analoghi
118 - Centro Studi Cinematografici
Bimestrale di cultura cinematografica
Edito
dal Centro Studi Cinematografici
00165 ROMA - Via Gregorio VII, 6
tel. (06) 63.82.605
Sito Internet: www.cscinema.org
E-mail: [email protected]
Aut. Trib...